Story Transcript
MELANCOLÍA: CONFLICTO DE IDENTIDAD FEMENINA EN LA LITERATURA MEXICANA CONTEMPORÁNEA BY RAQUEL CASTELLANOS ORLANZZINI A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Spanish and Portuguese Department University of Toronto
© Copyright by Raquel Castellanos Orlanzzini, 2015
MELANCOLÍA: CONFLICTO DE IDENTIDAD FEMENINA EN LA LITERATURA MEXICANA CONTEMPORÁNEA Raquel Castellanos Orlanzzini Degree of Doctor of Philosophy Spanish and Portuguese Department University of Toronto 2015 Resumen “Melancolía: conflicto de identidad femenina en la literatura mexicana contemporánea” es un estudio crítico de la melancolía como característica de la representación literaria femenina mexicana contemporánea. Se analizan tres obras literarias: Nadie me verá llorar de Cristina Rivera Garza, Oficio de tinieblas de Rosario Castellanos y Arráncame la vida de Ángeles Mastretta. A pesar de que estas novelas representan diferentes etapas de la historia de México, como la posrevolución, el período colonial y la modernidad, ponen en relieve el conflicto y la crisis de identidad que no permite que los personajes femeninos asuman su subjetividad. Este estudio sugiere que esta imposibilidad es producto de lo que he denominado castración política, esto es, la invisibilidad política y social que enfrentan las figuras femeninas a causa de su supuesta inferioridad biológica. Esta inferioridad, según Freud, ocurre durante el establecimiento sexual, en el cual la mujer desarrolla la envidia fálica. En la teoría freudiana la melancolía, es una ii
pérdida desconocida que se instala en el individuo. Se utiliza asimismo a Kristeva, en particular su teoría de lo abyecto, para reafirmar la idea de que la mujer es un ser abyecto por estar reducida a su mera capacidad biológica, lo cual no le permite adquirir el lenguaje y por ende asumirse como sujeto. La mujer mexicana es codificada a través de dos figuras mitológicas; la Malinche y la virgen de Guadalupe. Por un lado, la Malinche representa la degradación de la mujer mexicana y por otro, la virgen de Guadalupe es la madre virginal de un pueblo huérfano. La pérdida que enfrentan los personajes femeninos es producto de la imposición de moldes que no les permite establecer su propia identidad.
En las novelas analizadas, existe una reflexión en cuanto a lo que constituye
el yo femenino. Este estudio ofrece un entendimiento del establecimiento del Yo melancólico. Este Yo está disfrazado de máscaras, las cuales permiten la sobrevivencia de las protagonistas, estas máscaras representadas por: la locura, la internalización y la música, marginalizan a los personajes femeninos y a su vez les otorga libertad. Asimismo, este estudio ofrece alternativas de liberación al proponer una identidad androgina, como también a través de la desmitificación de la materinidad y la falsedad del final feliz propuesto por el patriarcado. iii
Suplementary English Abstract Melancholy: Female Identity Conflict in Contemporary Mexican Literature” is a close and critical study of twentieth century and contemporary Mexican literature by women writers. This study examines Nadie me verá llorar, by Cristina Rivera Garza, Oficio de tinieblas, by Rosario Castellanos and Arráncame la vida, by Ángeles Mastretta. While these novels portray different historical contexts, they offer related representations of female loss of identity, which does not allow for the female characters to develop an identity that would denominate and claim their position as subjects. This loss of identity is the product of their “political castration,” which is a social and political invisibility that the female characters face due to their “biological inferiority.” Using psychoanalytical theories as a point of departure, this inferiority or problematic lack, according to Sigmund Freud, occurs during the establishment of sexuality, in which women experience anxiety and envy upon realization of not having a penis. In “Mourning and Melancholy,” Freud defines the notion of melancholy as an unknown sense of loss that resides in the individual. This unconscious loss manifests itself through self-‐reproach and self-‐criticism. However, based on Julia Kristeva, this melancholy occurs due to the association between women and the maternal body, which is denigrated as weak, immoral, unclean or decaying throughout history. This study is grounded primarily in Kristeva’s theory of the abject, in Powers of Horror, which describes the state of the marginalization of women. According to Kristeva, the woman is an abject since she is only recognized by her reproductive capacity. She describes abjection as an operation which subjective identity is constituted. The abjection of the maternal body is iv
essential to women in order to become subjects. This abjection, however, is difficult and women develop a depressive sexuality. Even though Kristeva’s theory of the abject represents the condition of women in general, this dissertation centers on female representations in Mexican literature by women writers. The female characters that are examined cannot self-‐identify, due to their pre-‐determined social role that fosters a lack of meaning and political presence. The codification of female role expectations is based on two iconic figures; la Malinche and the Virgin of Guadalupe. La Malinche is described as the most hated women in Mexico since she acted as an interpreter, advisor and lover to Hernán Cortés. The war of independence in Mexico, in 1810, and in particular the Mexican Revolution, in 1910, gave rise to the codification of women in literature and culture. Mexican women appear represented as whores or as virgins, which has created a lack of existential subjectivity. On the other hand, the image of the Virgin of Guadalupe has been adopted as the mother of Mexicans. She is pure and embodies the fusion of two cultures: European and indigenous. Her image intends to obliterate the sins of the first mother, la Malinche. Since her appearance to Juan Diego, an indigenous peasant, in the hills of Tepeyac, the Virgin of Guadalupe has become a cultural symbol that intends to unify the nation. The Virgin of Guadalupe and la Malinche have become the most prominent women in Mexican history, making Mexican women a complex and conflictive myth. Different studies, likewise, have examined the representation of women in Mexican culture and literature, particularly regarding the dichotomy virgin-‐whore. In the v
face of these archetypes imposed on women, second-‐wave feminism, in the seventies, proposed a different way to re-‐appropriate and define the female body.
The feminist movement proposed an ideological revolution through women’s
writing, even though these writings continue to be devalued in Mexico. The movement offered women a way to explore different alternatives with the purpose of abandoning their subaltern position. However, literature by women writers in Mexico exhibits a conflict of identity portrayed in the female characters. María Elena de Valdés has indicated that Mexican women suffer from a socio-‐psychological loss of identity, which she links to the proximity of the United States. According to Valdés, women in Mexico cannot self-‐identify with what is considered to be “beautiful” by the media, which has caused this loss of identity. Although, this study proposes something different with regards to what produces this loss of identity in the female representation, it is imperative to acknowledge that for Valdés, the loss of identity is also psychological. This dissertation incorporates psychoanalysis as a tool to facilitate the understanding of female loss of identity in literature. Using psychoanalysis one can determine that this conflict occurs through an unknown sense of loss and even though the female characters are dissatisfied with themselves, they do not know the reason why this loss has occurred.
vi
Agradecimientos
Gracias a mis padres, a mis hermanos y a mi esposo por su apoyo incondicional.
vii
TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN........................................................................................................................1 CAPÍTULO I “El cuerpo femenino: como proyecto masculino”......................................................37 CAPÍTULO II “Arquetipos femeninos: la madre, la chingada, la loca-‐el monstruo”...................................................................................................................................88 CAPÍTULO III “Mirada melancólica: máscaras femeninas”................................................................146 CONCLUSIÓN.............................................................................................................................190 “México, único en su historia y en su construcción literaria y cultural femenina” BIBLIOGRAFÍA..........................................................................................................................200 viii
Introducción “Escribo porque yo, un día, de adolescente, me incliné ante el espejo y no había nadie. ¿Se da cuenta? El vacío” (Rosario Castellanos) Melancolía: conflicto de identidad femenina en la literatura mexicana contemporánea es un estudio crítico de la melancolía como característica predominante de la representación literaria femenina mexicana. Este estudio analiza la manera en la que tres escritoras de México representan el conflicto interno de identidad y reconocimiento de sus personajes femeninos. Cristina Rivera Garza, Rosario Castellanos y Ángeles Mastretta parten de distintos períodos históricos que demuestran la falta de reconocimiento que impera en los personajes femeninos producto de su castración política. He denominado “castración política” a los límites impuestos a las figuras femeninas tanto de espacio y movilidad como de comportamiento, y que las limita en cuanto a un reconocimiento político y social. Desde el marco psicoanalítico, resultan útiles a este análisis los conceptos de represión e inconsciente que permiten identificar a la mujer en términos de su falta. Esta falta se da en el establecimiento de la identidad sexual, proceso en el cual la niña, según Freud, reconoce su falta y desarrolla la envidia fálica. A partir de esta idea se despliega la inferioridad de la mujer, dado a que la relación entre hijo y padre, partiendo del complejo de Edipo, representa una relación política con derechos igualitarios, mientras que la mujer es un objeto de intercambio y no un sujeto político y social. En otras palabras la mujer, a criterio de Freud, constituye una inferioridad social a partir de su “falta.” Shoshana Felman afirma que “female sexuality is described as an absence, as lack, incompleteness,
deficiency, envy....” (23). Aunque el pensamiento freudiano se basa en lo que pareciera ser teorías misóginas ha servido para el desarrollo del debate feminista.1 Dentro del contexto mexicano, en particular durante la segunda oleada feminista, la crítica Alaíde Foppa en su artículo “Anatomía no es destino,” intenta desafiar el pensamiento freudiano al debatir el cuerpo femenino como definición de la mujer, la cual la convierte en un objeto sexual y la coloca en una posición de alteridad en la sociedad. Asimismo, la obra teatral contemporánea “Feliz nuevo siglo, Doktor Freud” de Sabrina Berman, se desarrolla alrededor de la idea de la envidia fálica postulada por Freud. El personaje ficticio de Freud diagnóstica que su paciente, Dora, sufre de esta envidia, al querer ser una mujer independiente, y decide curarla a través de la erradicación del pene imaginario. Esta obra mexicana ilustra las contradicciones de la teoría freudiana, en particular con respecto a la envidia falica, la cual, según muestra Berman, es un instrumento de manipulación que condena a la mujer a ser definida a través de su “falta.”2 En efecto, la teoría de la envida del pene, como ambas escritoras lo muestran, representa una visión falocéntrica que coloca al hombre en una posición dominante que legitima su autoridad sobre la mujer y provoca la castración política y social de ésta. 1
Varias teorías feministas se han desarrollado alrededor de la supuesta inferioridad biológica de la mujer por ser conceptualizada a través de su supuesta falta. Muchas de estas teorías provienen de feministas francesas, entre las más destacadas se encuentran; Simone Beauvoir, Luce Irigaray, Julia Kristeva, Helene Cixous, Catherine Clement, y Sarah Kofman, quienes discuten la posibilidad de una subjetividad femenina que no sea definida a través de la norma masculina. 2 El desafío sobre la noción del inconsciente que presenta la escritora mexicana se muestra cuando el personaje ficticio de Freud interroga a su paciente Dora con respecto a sus sentimientos por Herr K, su presunto agresor. Dora indica que no ama a Herr, sin embargo, su respuesta es interpretada por el psicoanalista como afirmativa. Cuando Dora indaga en lo qué significa un sí el doctor responde: “Un sí es un sí.” Emily Hind, en su artículo “Hablando histéricamente“ señala que: “diga lo que diga Dora, el doctor siempre tiene la razón” (160). Aunque esta obra intenta mostrar las contradicciones de esta teoría, presupone ser un homenaje para el psicoanalista Freud por tratar de conocer la mente y los deseos más íntimos del individuo. El caso de Dora fue un estudio individual que se convirtió en un concepto universal.
2
La construcción cultural y literaria de la mujer en México ha impuesto identidades que limitan el establecimiento de una conciencia propia. La literatura propone ser espejismo de la realidad,3 con el propósito de que el lector realice un trayecto interpretativo que comparta o construya una experiencia análoga. De acuerdo a Sara Sefchovich, la novela mexicana, en particular la del siglo XX, consigna y denuncia (4). La producción de la novela en México considera realidades económicas, históricas e ideológicas con el propósito de ejercer su crítica. Es así que la representación femenina en México se conceptualiza a través de dos figuras mitológicas: La Malinche y la virgen de Guadalupe. La presencia de un pasado marginal ha consolidado la definición histórica de la mujer como un ser inferior que está presente en la construcción de los personajes femeninos. El conflicto identitario que reside en la representación literaria femenina provoca el establecimiento de un yo melancólico, el cual se exhibe en la edificación de las figuras femeninas de mis textos primarios; Nadie me verá llorar de Cristina Rivera Garza, Oficio de tinieblas de Rosario Castellanos y Arráncame la vida de Ángeles Mastretta. Los personajes femeninos manifiestan un constante sentido de pérdida ya que las figuras de autoridad dictan sus vidas y sus comportamientos. Esta dinámica de control impide en estas figuras femeninas el poder asumirse como sujetos, 3 La idea de la literatura como reflejo de la realidad tiene su origen en “La poética de Aristóteles.”
Dentro de la crítica literaria se ha incluido la literatura como parte de la realidad. Aunque, la literatura está compuesta por la ficción, la cual utiliza la verosimilitud, mímesis y la imaginación, existen textos literarios que se acercan más a la realidad que a mundos imaginarios, como son los testimonios y las memorias. La literatura se diferencia a través de enunciaciones ficticias y aserciones verídicas. La literatura surge de la realidad para ingresar en la ficción; en opinión de Brahiman Saganogo: La literatura, en la mayoría de las veces, ha sido una investigación de la realidad. El lenguaje del libro... se refiere ineluctablemente a la realidad y a lo bello de cada obra que penetra de una manera o de otra la realidad, de modo que la literatura, como especie social o práctica socio-‐cultural, es parte de la realidad, o sea, el mundo (58).
3
particularmente en la imposibilidad de tener ingerencia sobre sus propios cuerpos y su deseo. Estas escritoras, a través de sus novelas y otros escritos, han tratado de discutir la condición de la mujer mexicana para desafiar paradigmas existentes. Rosario Castellanos, quien representa la segunda oleada feminista de la década de los 70, a través de sus ensayos feministas, en específico Mujer que sabe latín... (1973). Castellanos presenta la urgencia del control femenino sobre su propio cuerpo al promover la ideología del momento: “control de tu cuerpo, control de tu vida” (Cartografías del feminismo mexicano 32). Castellanos se inserta igualmente en la narrativa indigenista a través de sus novelas; Balún Canán (1957) y Oficio de tinieblas (1962), en las cuales se aprecia la idea de un sujeto femenino universal que entra en conflicto con el patriarcado. Castellanos reconoce el género, la clase social y la raza como vertientes que marginalizan a sus personajes femeninos. Oficio de tinieblas presenta otra versión de la historia oficial, la cual se establece durante la reforma agraria proclamada por el presidente Lázaro Cárdenas, y su temática se teje en torno a la guerra de castas. Dentro de su relato Castellanos reconoce al indígena y a la mujer como carentes de voz, lo cual equivale a su nulidad política. En su versión de la historia, el personaje de Catalina es la protagonista de esta rebelión que resultó en la guerra de castas de 1847. La historia oficial reconoce a Jacinto Canek como líder de este levantamiento. Castellanos favorece a una mujer indígena como responsable de esta guerra, a mi punto de vista, por la falta de heroínas en la historia de México, dado que solamente el hombre es permitido transcender en la historia como ocurre con los “niños héroes”, Zapata, Villa, entre otros. Las mujeres 4
que han vencido el paso del tiempo, como la Malinche o las revolucionarias mexicanas,4 por mencionar algunas, son definidas a través de su comportamiento “anormal” con el propósito de eliminar sus actos heroicos por ser consideradas “prostitutas” en la sociedad o viven en el anonimato como sucede con el personaje de Catalina en Oficio de tinieblas al concluir la narración. Roger Bartra acertadamente menciona: “esta nación [México] debe tener sus héroes y sus traidores” (55). A juzgar por la representación de la mujer en la cultura mexicana sus héroes siempre son hombres y la traición se considera una característica de la condición femenina por ser la Malinche la más notable “traidora” en la historia mexicana. Asimismo, Ángeles Mastretta continúa esta creación de espacios dentro del cuerpo de la literatura para representar una experiencia propia femenina, la cual exige no sólo la apropiación del cuerpo de la mujer, sino también la eliminación de la doble moral que provoca una agresión simbólica en contra de la mujer que limita su autorrealización. A través de sus obras, en particular Arráncame la vida (1985) y Mal de amores (1997), narrativas que se establecen durante la posrevolución, se muestra los principios del surgimiento de una conciencia femenina. Estas novelas, particularmente Arráncame la vida, otorgan una nueva visión que coloca a la mujer dentro de la historia al discutir importantes sucesos que modificaron su existencia en el ámbito social y político, como el derecho al voto. Por otro lado, Cristina Rivera 4 Las soldaderas: estampas femeninas de la Revolución de Elena Poniatowska es una colección
fotográfica de mujeres que participaron en la revolución mexicana. Este libro es un homenaje que remarca la valentía de estas revolucionarias para rescatar a su vez sus nombres y dejarlos impresos en la historia.
5
Garza a través de su complicada y desafiante construcción de personajes literarios indaga en la noción de género como construcción cultural que crea espacios de resistencia como forma de potencialidad emancipatoria. Dado que Cristina Rivera Garza es una escritora contemporánea, su temática y sus estrategias literarias concuerdan con los cambios que han ocurrido dentro del contexto económico y político en México. Aunque indudablemente la situación de la mujer mexicana ha mejorado, su invisibilidad política y social prevalece a causa de las rígidas visiones en torno a la identidad de género, las cuales favorecen a la figura masculina. Rivera Garza re-‐escribe la historia oficial en Nadie me verá llorar para otorgar otra perspectiva que cuestiona lo normativo en la sociedad, en particular durante el Porfiriato. Dentro de este cuestionamiento se vincula la locura con el comportamiento “inapropiado” de la mujer; en otras palabras, el vínculo entre mente y cuerpo continúa estando presente en la literatura de mujeres, lo cual causa su desvalorización. A pesar de que estas escritoras escriben durante distintos períodos del movimiento feminista en México; la segunda oleada del feminismo, la culminación de éste y el feminismo contemporáneo,las tres producen nuevas y diferentes versiones de la historia oficial para cuestionar y subvertir el sistema de valores a través de sus perspectivas femeninas que exploran la crisis de identidad en la representación literaria femenina. Estas escritoras presentan un nuevo modo de contemplar el mundo. Rosario Castellanos en la primera línea de su tesis de maestría reflexiona al indagar si: “¿Existe una cultura femenina?” (Sobre cultura femenina 11). Aunque estas escritoras presentan distintas temáticas en sus novelas, 6
comparten ideas similares acerca de la importancia de contar la historia desde una perspectiva femenina para así rellenar esos huecos que el patriarcado ha dejado en torno a la mujer, dado que la historia es solamente la historia de ÉL. A criterio de Ann Scales la escritura de mujeres es un intento: “ to correct the many misrepresentations, projections, errors, and mistakes that the male observer of the female has made” (The Castration of Oedipus 19). Es así que estas escritoras mexicanas a través de sus novelas ambicionan eliminar las falsas concepciones sobre lo que constituye el yo femenino. Partiendo de diferentes enfoques disciplinarios que incluyen el psicoanálisis y las teorías feministas, Melancolía conflicto de identidad femenina en la literatura mexicana contemporánea ofrece una lectura detallada y crítica de estas novelas que parten de distintos períodos narrativos. El concepto de melancolía en mi estudio parte de dos importantes textos psicoanalíticos que abordan esta noción. En “Mourning and Melancholy” (1917) Freud define la melancolía como el resultado de una pérdida que se interioriza en la persona al punto de hacerla incapaz de participar del proceso natural del duelo, esto es, la capacidad de la persona de poder identificar el objeto de la pérdida. Esta imposibilidad de identificar el objeto de la pérdida es lo que activa la condición melancólica del individuo: “A loss of the kind has been experienced, but one cannot see clearly what has been lost” (Freud 127). Por tanto, mi estudio parte de la idea de la melancolía como pérdida perpetua que reside en los personajes femeninos. El carácter melancólico está caracterizado por la pérdida de la capacidad de amar, la cual se traduce en reproches y acusaciones; esta pérdida, sin embargo, continúa siendo desconocida por el individuo. Los personajes 7
femeninos estudiados poseen estas mismas características, las cuales se exhiben a través de auto reproches que muestra la inconformidad consigo mismos. Las figuras femeninas enfrentan sentimientos de pérdida al no poder reconocerse como sujetos, lo cual es indicativo de su posición secundaria en la sociedad; según Freud, el individuo melancólico: “escribe su yo como indigno de toda estimación, incapaz de rendimiento valioso alguno y moralmente condenable”(125). Por otro lado, la falta de subjetividad en la mujer con relación al concepto de melancolía es planteada por Julia Kristeva en su obra Black Sun (1989). Para Kristeva, la melancolía ocurre en el momento de la formación de la identidad sexual, la cual acontece a través del conflicto edípico. El cuadro “normativo” del establecimiento de la sexualidad, de acuerdo a Freud, ocurre durante la formación sexual, momento en el que se desarrollan deseos sexuales con el progenitor del sexo opuesto. Para el niño, al igual que para la niña, el primer objeto de deseo es la madre. No obstante, el niño teme a la castración por parte del padre y desplaza su deseo sexual hacia otras mujeres. Mientras que la niña reconoce su “falta” y se dirige al padre en busca de ésta. Kristeva, sin embargo, argumenta que la identificación de la mujer con el padre no es posible ya que culturalmente se le relaciona con la figura materna por ser definida en términos de su falta. La pérdida del objeto deseado la vincula con el cuerpo materno, y con la imposibilidad de erotizar y rechazar a la figura materna, lo cual provoca un estado melancólico en la mujer. Aunque mi análisis parte principalmente de la noción de la melancolía, la idea de la mujer como abyecta, originalmente desarrollada en su obra Powers of Horror 8
(1982), es particularmente significativa para mi estudio. Es importante mencionar que mi análisis de las novelas entrelaza las nociones de la melancolía y lo abyecto presentadas por Kristeva y Freud. Lo abyecto dentro de su ambigüedad representa la ausencia de la subjetividad. Schippers señala que para Kristeva: “it is the fear of women, which is said to have its basis in women’s reproductive capacities, that is turned into phobia and leads to the abjection of women and to the association of women with the abject” (51). La mujer es un ser abyecto ya que culturalmente está edificada a través del discurso patriarcal, el cual ha dictado que la capacidad reproductora de la mujer es determinante de su inferioridad. Por tanto, Kristeva asegura que la mujer se encuentra reducida a la abyección por ser únicamente valorizada a través de su cuerpo, es decir, su capacidad reproductiva, mientras que al hombre se le relaciona con la razón, por lo tanto la mujer se convierte en un ser abyecto que carece de una conciencia de sí misma, y por consiguiente enfrenta una pérdida de identidad. Como mencioné anteriormente, la mujer está definida a través de su falta, la cual se establece a través del complejo de Edipo para convertirlo en el paradigma de la individualización que condena a la mujer a ser identificada como el Otro dado que: “her subjectivity will always be that of the Other, and not as a manifestation of the subject” (The Castration of Oedipus 34). El concepto de lo abyecto lo utilizo para demostrar la misoginia y el racismo que enfrentan los personajes femeninos dado que son prácticas de opresión cuyo propósito es marginalizar y limitar el proceso de la constitución del sujeto; según Kristeva; “woman is forever in the process of becoming.” En efecto, Kristeva asegura que la mujer es un subject-‐in process ya que a través del ejercicio de la abyección, es decir, 9
mediante el rechazo de la figura materna, el hombre ingresa a la ley simbólica para adquirir su subjetividad, lo cual implica la pérdida del primer objeto deseado, la madre. No obstante, la mujer no logra ingresar a la ley simbólica; el lenguaje, por su identificación con el cuerpo materno que representa lo semiótico para persistir como un elemento subversivo dentro del orden simbólico y por ende es un sujeto en proceso. Por tanto, la mujer sucumbe ante el poder fálico que le permite reconocerse en tanto mujer, limitándola a vivir con esa pérdida. Dada la dominación de un etos social masculino en México se ha discriminado y oprimido a la mujer históricamente a consecuencia de su supuesta inferioridad. La aparente inferioridad proveniente de la mujer se debe a que vive bajo el dominio del hombre que determina su valor social de acuerdo a lo que presume representar ser de valía, la mujer en general: “live by the measure of masculine standards, woman is inadequate, castrated[…]woman can never measure to masculine standards since she is castrated, nothing to see is nothing of worth” (Irigaray 35). Aunque la mujer ha sido marginalizada a través del tiempo, la opresión de la mujer mexicana en particular se reafirma desde el establecimiento de la identidad nacional a partir de la independencia de México en 1810. La identidad nacional se establece en base a dos importantes figuras: la Malinche y la virgen de Guadalupe, que dan comienzo a los paradigmas de puta y virgen. Esta dicotomía se convierte en las dos posibilidades de definición de la mujer mexicana en cuanto a su construcción cultural y literaria. Ambos arquetipos, en particular el de la Malinche, según Marisa Belausteguigoitia en su texto “Rajadas y alzadas: de Malinches a comandantes”, ayudan a legitimizar la necesidad de contener la lengua y el cuerpo 10
de la mujer mexicana. La imagen de la Malinche en la historia representa la traición y la degradación de la condición femenina al ser la madre violada, mientras que la virgen de Guadalupe representa la madre virginal de un pueblo huérfano. A partir de la independencia de México se codifica la representación de la mujer en la cultura y la literatura mexicana. Esto ocurre a consecuencia de la necesidad por parte del hombre de establecer su identidad dado que México se convierte en un país independiente y la Malinche es el punto de partida para explorar la identidad nacional. Por tanto, la independencia de México provocó que se estableciera una identidad esencialmente masculina que propone legitimar su falocracia a través de esta figura mitológica, la cual se convierte en la causa principal de la derrota de los aztecas. La traición de la Malinche prevalece como una característica de la mujer mexicana que afirma su inferioridad, tal como lo señala Bartra: “La Malinche habita en la mujer ya que es una herencia de la traición femenina” (212). La subordinación de la mujer en la sociedad mexicana se consolida a través de la historia, y se reafirma con la independencia de México y cien años después con la Revolución mexicana: “by the time of the Mexican revolution, Mexico came to mean machismo and machismo came to mean Mexico” (Irwin 3). La Revolución mexicana no solamente significó un cambio social y político, sino también un proyecto nacional de identidad dirigido particularmente por intelectuales. Los intelectuales intentaron crear una conciencia de lo que significaba el ser mexicano (Irwin 15). El hombre mexicano se convirtió en un ser varonil, un macho5, cuya bravura se evalúa a través
5
Interesantemente la palabra machismo en el diccionario histórico de la lengua francesa es definida: “como características del varón falocrático latinoamericano y especialmente mexicano” (Braustein 63)
11
de su valentía; en otras palabras el verdadero mexicano es aquél que no se raja, como lo asegura Paz. La Revolución mexicana reafirmó la superioridad del hombre en la sociedad, la mujer no encaja en la configuración del ser mexicano dada su condición de “rajada.” El laberinto de la soledad (1951) de Octavio Paz trata el tema del paradigma de la mujer mexicana con respecto a su representación literaria y cultural, la cual la denomina como “la chingada,” esto es, un ser inferior que linda con la invisibilidad social por su condición de “rajada”: Por contraposición a Guadalupe, que es la Madre virgen, la Chingada es la Madre violada...[su] pasividad es aún más abyecta: no ofrece resistencia a la violación, es un montón inerte de sangre, huesos y polvo. Su mancha es constitucional y reside, según se ha dicho más arriba de su sexo. Esta pasividad abierta al exterior le lleva a perder su identidad: es la Chingada. Pierde su nombre, no es nadie ya, se confunde con la nada, es la Nada. Y sin embargo, es la atroz encarnación de la condición femenina[...] Si la Chingada es una representación de la madre violada, no me parece forzoso asociarla a la Conquista, que fue también una violación[...]El símbolo de la entrega es Doña Malinche, la amante de Cortés[...] el mexicano no perdona su traición (Paz 87). Paz analiza la figura de la Malinche como un mito mexicano, el cual se convierte en un concepto genérico, es decir, universal, dado que la traición e inferioridad de la Malinche es interpretada como una característica propia de su sexo. En ese sentido, se puede argumentar que el acto de universalizar conceptos o afirmaciones funciona
12
como una necesidad masculina fundante del orden patriarcal que permite legitimizar su autoridad. Ahora bien, varias intelectuales han rechazado la imagen de la Malinche como un ser pasivo o “chingado,” al modificar su connotación negativa para identificarla como “la lengua,” un ser activo e inteligente. Rosario Castellanos, en su brillante obra satírica El eterno femenino (1975), otorga una perspectiva distinta que representa la voz femenina, la cual presenta a una Malinche en control de su opresor. Castellanos recrea un diálogo entre la Malinche y Hernán Cortés para remarcar su inteligencia al ser ella quien manipula a la figura masculina: “¿Cómo te atreves a decirme que no? ¡Eres mi esclava, mi propiedad, mi cosa!”, -‐Malinche “Soy tu instrumento, de acuerdo. Pero, al menos, aprende a usarme en tu beneficio” (89). Esta conversación que sostienen ambos personajes manifiesta el propósito de la Malinche, el cual es deshacerse de Moctezuma; -‐Malinche “me gusta que Moctezuma beba una taza de su propio chocolate. Es un amo cruel” (90). Al parecer Cortés es el instrumento de venganza de la Malinche, lo cual manifiesta el poder que reside en la mujer. Distintas intelectuales, en particular escritoras chicanas como Sandra Cisneros, Gloria Anzaldúa y Norma Alarcón, han adoptado la imagen de la Malinche para desafiar la norma y resistir los estragos y abusos de autoridad que la caracterizan. Como adecuadamente apunta Stephanie Leigh Vague; “La Malinche is the first noted woman in Mexico to use language to her advantage, using her voice to alter the course of history” (13). A través del conocimiento lingüístico de la Malinche, al saber varias lenguas nativas, se convirtió en la interpréte de Hernán Cortés, lo cual facilitó el triunfo de los españoles. En “La Malinche: del don al 13
contrato sexual” Jean Franco trata el mito de la Malinche a través de los relatos de historiadores y cronistas, en particular el de Bernal Díaz del Castillo, testigo ocular, quien reitera el papel que desempeñó este personaje durante la conquista. La relacción de eventos de Díaz del Castillo resalta la imagen de la Malinche no solamente por su apariencia física y su habilidad lingüística, sino también por su seducción (258). En este relato se puede apreciar a la Malinche como conquistadora, es decir, la persona que ejecuta la acción, y no como la conquistada, si se toma en cuenta que su cuerpo ha sido relacionado con la conquista del territorio. Es cierto que Malitzin, o mejor conocida como la Malinche, fue entregada como tributo a Hernán Cortés, sin embargo, su inteligencia y su arte de persuasión le aseguró un espacio privilegiado que le brindó cierta libertad. Por otra parte, Bartra en La jaula de la melancolía (1987) hace referencia a la condición de la mujer mexicana, a la cual describe como “chingadalupe,” reafirmando la idea de que en México la mujer solamente puede representar dos arquetipos de mujeres. La composición de ambas figuras femeninas implanta el ideal femenino del hombre mexicano: “Chingadalupe una imagen ideal que el macho mexicano debe formarse de su compañera, la cual debe fornicar con desenfreno gozoso y al mismo tiempo ser virginal y consoladora” (Bartra 211). Estos arquetipos han limitado el surgimiento de una conciencia femenina que le admita a la mujer mexicana identificarse como sujeto. El comportamiento de la mujer se encuentra subordinado a parámetros masculinos, los cuales dictan la manera en que se debe actuar: “dependiendo de cómo se comporten públicamente [las mujeres], serán clasificadas como ‘decentes’ o ‘putas’” (Lamas 320). La actuación pública de la 14
mujer será determinante de su identidad. Esta valorización a la cual se encuentra sometida está presente en la construcción de las figuras literarias femeninas, Bartra acertadamente menciona que la edificación de los personajes femeninos en México se presenta como diseños previos. Según el crítico mexicano, la representación femenina en México se basa en la dualidad; virgen y ramera, estos modelos prefijados: “son tomados de un eje que va de la Malinche a la virgen de Guadalupe” (La jaula de la melancolía 211). La importancia de la virgen de Guadalupe dentro del contexto cultural y literario mexicano ocurre desde su aparición en el cerro de Tepeyac.6 Existen varias versiones de la historia en particular con respecto a la fecha de su aparición y la autenticidad del relato, no obstante, los historiadores han señalado que sucedió alrededor de 1545 a 1550, esta fecha fue determinada a través de distintas cartas en las que se atestigua su aparición, como por ejemplo la relacción de eventos de Bernal Díaz del Castillo, la cual ocurre en 1560. El origen del culto guadalupano, a criterio de Lasso de la Vega, ocurre un sábado en la madrugada del mes de diciembre. La virgen de Guadalupe se le apareció al indígena Juan Diego y le ordenó, en su idioma natal, hablar con el Señor obispo para que le construyeran un templo. El Señor obispo ignoró su mensaje, por tanto, la virgen de Guadalupe ordenó que Juan Diego recogiera algunas flores en la cumbre del cerro, lo cual fue sorprendente por la diversidad de éstas particularmente durante esa temporada. Juan Diego 6
La presencia de la virgen de Guadalupe en América ocurre durante la conquista de México en 1525. Hernán Cortés trajo la imagen de la virgen de Guadalupe perteneciente al poblado de Extremadura en España. La imagen de la virgen de Guadalupe durante la historia se ha modificado para oscilar entre su condición de india y mestiza. Servando Teresa de Mier ha señalado que la virgen de Guadalupe es el mismo ente, Tonantzin, previamente venerado por los aztecas, de manera que este culto indígena sigue presente disfrazado en la imagen de la virgen de Guadalupe (Spitta 114).
15
recogió las flores y las colocó en su regazo para presentárselas al Señor obispo y ante su presencia: desenvolvió luego su blanca manta, pues tenía en su regazo las flores, y así que se esparcieron por el suelo todas las diferentes rosas de Castilla, se dibujó en ella y apareció de repente la preciosa imagen de la siempre Virgen Santa María, Madre de Dios, de la manera que está y se guarda hoy en su templo del Tepeyac que se nombra Guadalupe (La imagen histórica de la virgen de Guadalupe 36). En 1672 se comienza a describir a la virgen de Guadalupe como indígena para abandonar su condición de criolla. No obstante, la imagen de la virgen de Guadalupe es representada también como mestiza. A criterio de Silvia Spitta, su mestizaje sirve el propósito de unificar la nación mexicana al intentar eliminar la barrera cultural y étnica que divide a los mexicanos. Esta solidaridad que el culto guadalupano ofrece a los mexicanos se debe a que, de acuerdo con el historiador Kertzer, la función de los ritos es: “to produce solidarity in the absence of any commonality of beliefs” (98). La imagen de la virgen como emblema de solidaridad y nacionalismo indudablemente se muestra con la independencia de México, en el momento en el que el padre Hidalgo utiliza un estandarte con la imagen de la virgen de Guadalupe para dar el grito de independencia (Spitta 111). Asimismo, su presencia en la historia mexicana ha servido para eliminar los pecados de la primera Eva mexicana, el patriarcado ha hecho de su imagen el molde a seguir. La virgen de Guadalupe junto con la Malinche se convirtieron en las mujeres más notables en la historia de México, lo cual hace de la mujer mexicana un 16
complejo mito. A criterio de Bartra, la cultura mexicana, en particular la posrevolucionaria, produce sujetos como criaturas mitológicas y literarias para subyugar y aprisionar. Estos mitos están ligados a arquetipos que conforman “lo mexicano,”como por ejemplo la traición como característica de la mujer mexicana a través de la Malinche así como también la imagen del hombre revolucionario, el campesino y las máscaras mexicanas, por mencionar sólo algunas. En otras palabras, para Bartra “el carácter nacional” sirve para legitimizar la explotación en especial el de la mujer. Diversos estudios se han realizado respecto a la representación de la mujer en la literatura y la cultura mexicana, en particular en torno a la dicotomía de virgen y puta. Ante estos arquetipos femeninos impuestos a la mujer mexicana, la segunda oleada feminista de los años 70 trae consigo una perspectiva y una propuesta distinta de reapropiación y definición del cuerpo femenino. La contienda feminista mexicana de los años 70 fue protagonizada y encabezada por mujeres en su mayoría de clase media. Se comienza a debatir temas en torno a la doble jornada de trabajo, específicamente se discute la despenalización del aborto como parte del derecho de la mujer sobre su cuerpo, lo cual a la vez desmitifica la maternidad7 (Cartografías del feminismo mexicano 65). Antepuesta a esta etapa de recomposición de las estructuras 7
La liberación de las leyes de aborto en la ciudad de México ocurre en el año 2007. La despenalización del aborto en la capital del país ha sido una lucha continua por su carácter religioso. Este proyecto de ley surge por primera vez en los años 70 con la segunda oleada feminista. Después de 35 años de lucha se implementa la ley Robles en la ciudad de México, la cual indica que el aborto es despenalizado por razones de salud, malformaciones del producto o por una inseminación artificial no consentida o por violación. Vale la pena recordar que varios estados de la república incluían esta legislación desde la décadas de los 70, no obstante, en la ciudad de México el aborto continuaba siendo punible. El 15 de marzo del 2007 ocurre una iniciativa de reforma para reconocer el aborto como parte de la libertad reproductiva de la mujer. El México del siglo XXI puede celebrar su vitalidad democrática al permitir que sus ciudadanas elijan y ejerzan control sobre su cuerpo (La despenalización del aborto, 158).
17
de poder, en 1968 ocurre el levantamiento estudiantil en la ciudad de México, donde por primera vez se observa la presencia femenina fuera del sector privado y su compromiso político.8 El movimiento feminista en México, según las autoras de Cartografías del feminismo mexicano, comienza con la publicación del artículo “Nuestro sueño está en escarpado lugar,” de Marta Acevedo. Esta reseña conmemoraba el quincuagésimo aniversario de la emancipación de la mujer en Estados Unidos, lo cual movilizó a mujeres de clase media y estudiantes en México, quienes buscaban este mismo sueño. Durante la década de los 80 el feminismo mexicano evoluciona nuevamente para eliminar la conceptualización de un movimiento universal que apuntaba al esencialismo al pretender representar a toda mujer. En este período se intenta vincular la lucha de clase social con la de género. Este vínculo se hace evidente con el surgimiento del movimiento zapatista, el cual abrió un espacio de representación para la mujer indígena. Aunque este movimiento fue disputado por feministas al estar dirigido por una figura masculina, el subcomandante Marcos otorgó un reconocimiento hacia la inefectividad del discurso femenino al no considerar elementos como clase social y raza, los cuales modifican la experiencia de la mujer 8
El levantamiento estudiantil del 68 fue un movimiento importante por unir a los ciudadanos mexicanos para exigir un cambio político y social. Este movimiento fue encabezado por estudiantes, profesores, intelectuales, amas de casa, obreros, entre otros. La presencia femenina fue significativa por abandonar la esfera privada para unirse en un compromiso por el cambio hacia la democracia. El 2 de octubre de 1968 ocurre la masacre estudiantil en La Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, el gobierno de México representado por Gustavo Díaz Ordaz y el directriz asignado para el movimiento, el militar Luis Echeverría Álvarez fueron algunos de los responsable de esta matanza. Aunque, oficialmente se reportaron veinte asesinados, el número de desaparecidos, heridos y muertos continúa siendo desconocido, investigaciones realizadas al respecto han indicado que la cifra de asesinados es más de cien individuos. Varios estudios se han realizado respecto a este movimiento, una de las obras literarias más reconocidas; La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska se basa en testimonios de individuos que participaron o fueron testigos de esta matanza. Poniatowska otorga una diversidad de voces que se unen para formar un testimonio colectivo.
18
mexicana. El discurso de las comandantes fue imperativo ya que posibilitó el surgimiento de una conciencia colectiva y el reconocimiento del carácter multicultural del país, para así eliminar la idea de un México mestizo.9 La comandante Ramona representa el discurso de la mujer indígena, sin embargo, en el 2006, tras diez años de lucha contra la muerte, la comandante fallece (Ochoa). Sin duda el movimiento zapatista continúa su lucha por el reconocimiento, en el 2013 tras el cambio presidencial, 5,000 mujeres y hombres zapatistas realizaron una marcha en silencio en diversas ciudades de Chiapas como una llamada de atención para el nuevo gobierno encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto (Molina). Así pues, el apropiamiento de un pensamiento femenino invocó una revolución ideológica a través de la escritura que sin embargo continúa siendo problemática debido a la poca valorización que se le otorga. Elena Poniatowska subraya la dificultad que la mujer enfrenta para producir una obra literaria en México. El feminismo se convirtió para la mujer en una manera de explorar distintas alternativas, al intentar abandonar su posición de alteridad en el campo cultural y 9
En octubre del 2001, la comandante Ramona utiliza la plaza central de la ciudad de México, el zócalo, como plataforma discursiva, lo cual es significativo en sí dado que, según Kathrin Wildner, este sitio representa la identidad nacional por ser el lugar donde reside el poder que rige el país (240). Las demandas de las zapatistas constituía en asumir cargos públicos, heredar tierras y decidir sobre sus propios cuerpos. Uno de los principales logros del movimiento fue la autodeterminación de los pueblos indígenas, sin embargo, dentro de este logro, el abuso en contra de la mujer indígena incrementó. La creación de comunidades indígenas autónomas permitió la continuidad de tradiciones que promueven la violencia doméstica en contra de la mujer (Castillo 6). Un ejemplo de esta violencia es el caso de Leo Bruce, antropólogo norteamericano, quien se casó con una joven indígena de 12 años perteneciente al poblado de San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Leo Bruce asesinó a esta joven con golpes y su crimen fue justificado al suponer ser parte de la disciplina de la joven, la cual: “[seguía] las “costumbres” de los lacandones” (Castillo 10). Leo Bruce nunca fue declarado culpable a su regreso al extranjero. Crímenes en contra de la mujer prevalecen en las comunidades indígenas, las subcomandantes han luchado por hacer cambios dentro de su misma comunidad para exigir la igualdad de género y la erradicación de tradiciones que afectan el bienestar de la mujer.
19
literario mexicano. No obstante, la literatura femenina mexicana presenta un perpetuo conflicto de identidad en sus personajes femeninos, lo cual presume ser el resultado de la imposición de moldes. María Elena de Valdés señala que la mujer mexicana padece de una pérdida sociopsicológica de identidad, la cual la vincula a la proximidad con Estados Unidos y su sistema económico basado en el consumismo. La imposibilidad de la mujer mexicana de poder identificarse con el ideal de la “belleza” presentado por los medios de comunicación, ha provocado un constante conflicto de identidad. A pesar de que mi estudio propone algo distinto en cuanto a lo que provoca este conflicto identitario en los personajes femeninos, es importante reconocer que para Valdés la pérdida de identidad no es solamente de carácter social, sino también psicológico. Por lo tanto, la incorporación del psicoanálisis en mi proyecto como herramienta de estudio facilita el examen de la literatura y la pérdida de identidad que reside en sus personajes femeninos. A través del uso del psicoanálisis se reflexiona en torno a este conflicto al reconocer que ocurre a través de la pérdida desconocida de los personajes femeninos. Aunque estos personajes muestran una inconformidad consigo mismos, lo cual parecería ser parte de su reconocimiento, las figuras femeninas desconocen la causa de esta pérdida, lo cual da pie a su “castración política” y por tanto afecta la percepción de sí mismas. En la actualidad, el psicoanálisis en México, desde su aparición en los años 20, ha desaparecido de la atención del público debido a la falta de interés que existe con respecto a la filosofía
20
del mexicano. 10 No obstante, el psicoanálisis, particularmente en la década de los 50, se convirtió en una disciplina de investigación que brinda un entendimiento de fenómenos culturales y neurosis nacionales a través del proceso psíquico del inconsciente. Las teorías psicoanalíticas han sido utilizadas como instrumentos que facilitan la determinación de lo que constituye la desigualdad de género, como bien lo ejemplifica Paz en El laberinto de la soledad, en particular en el capítulo “Hijos de la Malinche.” Mi estudio parte de esta misma perspectiva de incorporar el psicoanálisis para poder comprender la desigualdad de género con relación al concepto de melancolía, y la pérdida de identidad que reside en las figuras literarias femeninas. Se determina que esta pérdida surge como consecuencia de la posición subalterna de los personajes femeninos. El psicoanálisis ha sido de gran aportación para el campo de la literatura y la cultura mexicana. Su influencia en México, a criterio de Rubén Gallo, comienza en el año 1920 con el poeta Salvador Novo. Las teorías psicoanalíticas freudianas significaron para Novo un entendimiento del establecimiento de la identidad sexual. Novo utiliza los conceptos freudianos para explorar su homosexualidad, la cual era tabú en la sociedad mexicana del momento por su tendencia al tradicionalismo católico. No obstante, una de las aportaciones psicoanalíticas más significativas en el 10 El artículo “México” de Ramón Párama-‐Ortega es un estudio panorámico del psicoanálisis en
México. Párama-‐Ortega indica que la mayor influencia del psicoanálisis en la nación mexicana proviene de Argentina, Estados Unidos y Francia. En 1956 se funda la Asociación Psicoanalítica Mexicana, la cual forma parte de Psychoanalytical Association, fundada por Freud en 1910. El psicoanálisis se convirtió en un práctica terapéutica que intenta descubrir los pensamientos y sentimientos reprimidos en el inconsciente, los cuales causan problemas de angustia, melancolía, etc. El uso del psicoanálisis como herramienta de entendimiento de la mente se puede apreciar en la creación de sitios web como psicoanálisis México, el cual discute la importancia del inconsciente y sobre todo las teorías freudianas. Este sitio está integrado por profesionales capacitados que se dedican a la publicación de artículos relacionados al psicoanálisis y a su vez ofrecen psicoterapia.
21
México de los años 20 es con el filósofo Samuel Ramos y su estudio El psicoanálisis del mexicano. De acuerdo con Gallo, Ramos utiliza el psicoanálisis para explorar lo que él denomina como neurosis nacional. Ramos se apoya en teorías fundadas por Alfred Adler, las cuales tienen como base la presencia de sentimientos de inferioridad por parte del individuo. A través de su estudio, Ramos intenta determinar el carácter mexicano y ante todo la neurosis nacional que aflige a la nación mexicana. Para este filósofo, el mexicano sufre de un complejo de inferioridad que se demuestra a través del lenguaje obsceno del pelado (Gallo 70). La teoría de inferioridad, propuesta por Adler, comienza desde la infancia en el momento en el que el niño ejerce una comparación entre él y los demás, particularmente con la figura del padre. Esta inferioridad, sin embargo, es desconocida al pertenecer al inconsciente, lo cual causa la neurosis en el individuo. La voluntad y el reconocimiento de la persona es necesario para superar este complejo. Por tanto, Ramos propone erradicar este sentimiento colectivo de inferioridad a través de su reconocimiento, el cual se obtendrá mediante la educación. Es importante mencionar que Ramos no parte de Freud, por el contrario, su carácter conservador desacreditaba las teorías freudianas, en particular las que giraban en torno al establecimiento de la sexualidad y el inconsciente. Sin embargo, en 1951 surge uno de los textos más importantes y reconocidos en la literatura mexicana: El laberinto de la soledad. En este ensayo capital en la historia cultural mexicana moderna, Octavio Paz utiliza el concepto freudiano del inconsciente, específicamente en relación con la noción de filogenia presentada por Freud en su obra Moses and Monotheism. La filogenia para Freud representó una 22
manera novedosa de comprender la religión judía, la cual se basa en traumas y recuerdos que fueron transmitidos de generación a generación. Gallo señala que Paz parte de este mismo concepto para determinar que el carácter mexicano está compuesto por la soledad. Paz identifica esto a través del trauma que representa para el mexicano ser producto de una violación que pretende ser desconocida o ignorada, sin embargo, subsiste en el inconsciente y sale a relucir en el momento del lenguaje, particularmente con la famosa frase: “Viva México, hijos de la chingada” (Gallo 91). La aportación del psicoanálisis en lo que concierne a la cultura y la literatura mexicana es indubitablemente imprescindible, aunque en recientes décadas el interés por definir “lo mexicano” ha desminuido. La idea del inconsciente o lo desconocido es una de las ideas principales en mi estudio. Es importante reiterar que el concepto de melancolía, como Freud y Kristeva lo proponen, parte de la pérdida desconocida, es decir, del no poder reconocer lo que se ha perdido. Sin embargo, en mi estudio existe una conciencia por parte de las escritoras de comunicar a su lector la condición subalterna de la mujer, la cual se exhibe a través de la construcción de sus personajes femeninos, quienes constantemente manifiestan un descontento consigo mismos. El reconocimiento de esta pérdida es esencial para la eliminación de la melancolía, recordemos que a través del reconocimiento, Ramos propone la erradicación de la neurosis nacional, mientras que para Paz, el carácter solitario del mexicano es el resultado de la madre violada, esta violación reside en el inconsciente y por tanto, el mexicano mora en la soledad oculto detrás de máscaras. Ramos propone un reconocimiento para superar el 23
complejo de inferioridad que caracteriza a la nación mexicana, las novelas analizadas hacen reconocibles la melancolía femenina, la cual parecería ser una técnica literaria por parte de las escritoras para crear una consciencia feminista y en cierta manera proponer una anti-‐melancolía. El concepto de la melancolía se ha modificado a través del tiempo; su conceptualización comienza con los grandes filósofos griegos, en particular con Aristóteles. La melancolía para Aristóteles representaba un intelecto superior debido a que los filósofos más destacados intelectualmente padecían de esta condición. La melancolía durante este período se convirtió en un atributo positivo característico de la figura masculina, mientras que en la Edad Media el significado se modifica para conformar los cuatro humores del ser humano. La melancolía se comienza a asociar con la bilis negra, modificando su connotación positiva al convertirse en una característica temperamental. En el período renacentista, la melancolía se analiza de dos distintas maneras. Se comienza a explorar en términos astrológicos, el planeta Saturno se convierte en un símbolo de la melancolía y el individuo que nazca bajo el signo de este planeta está supuestamente destinado a ser melancólico. Por otra parte, la melancolía comienza a ser definida en relación a lo sobrenatural, al punto de que para el cristianismo se convierte en uno de los siete pecados capitales: la pereza (Radden 97). El concepto de melancolía en el siglo XX varía para redefinirse como una pérdida desconocida que se internaliza en el ser humano, como lo propone Freud. Durante este siglo, por primera vez la melancolía se reconoce como una condición del género femenino. Diversas teorías feministas se
24
desarrollan a partir de este concepto que permite comprender la diferencia de género y la sexualidad como lo presentan Judith Butler y Julia Kristeva. En la década de los 50, Jean Baker Miller utiliza este concepto como herramienta psicoanalítica que examina la condición de la mujer en la sociedad. “Affiliation, Cultural Roles, and Women’s Depression” relaciona este concepto con la mujer a consecuencia de los roles sociales que se le asignan. Miller argumenta que la construcción de la mujer en la sociedad se basa en la afiliación con la figura masculina. Su afiliación se produce a través del modelo opresivo de la sociedad, por tanto la mujer requiere de esta asociación para poder identificarse a sí misma: “As soon as she can believe she is using herself with someone else and for someone, herself becomes satisfying” (Miller 120). La mujer se desconoce sin la presencia del hombre, lo cual provoca una pérdida total de su ser. Es así como la melancolía a través de los siglos se conceptualiza de distintas maneras, sin embargo, la locura como componente de ésta parece prevalecer a través del tiempo. Cultura y melancolía de Roger Bartra trata sobre el tema de la melancolía en la España del Siglo de Oro. Una de las características que confirma el cuadro clásico de esta enfermedad es que “la melancolía natural hace a los hombres risueños” (203), descripción hecha por el médico español Juan Huarte. Es interesante que una persona de carácter melancólico se le asocie con la risa, lo cual muestra la correlación que existe entre melancolía y locura desde la Antigüedad, por ser, según Huarte, funciones imaginativas del cerebro. Asimismo, en Madness and Civilization: A history of insanity in the age of reason, Michel Foucault reafirma la proximidad que prevalece entre la melancolía y la locura desde el siglo XVIII. 25
Foucault observa que la melancolía en la historia es descrita como: “madness without fever or frenzy, accompanied by fear and sadness” (121). Al parecer la manía, o mejor dicho, la locura es el nivel más elevado de la melancolía. No obstante, un aspecto del concepto de la melancolía que adquiere modificación es su uso como término médico. El término depresión logra sustituir la melancolía para describir la pérdida emocional y psicológica que aflige al individuo. Para Kristeva, tanto la melancolía como la depresión aparentan ser equivalentes, lo que provoca que su distinción sea difícil de determinar:“The terms melancholy and depression refer to a composite that might be called melancholy/depression, whose borders are in fact blurred” (10). La melancolía a través del tiempo se ha redefinido, sin embargo una de las características prominentes en cuanto a su evolución es su asociación con el género femenino que ocurre a partir de las teorías freudianas. La melancolía se convierte en un trastorno mental que afecta la identidad de la persona a través del sentido de pérdida (Radden 47 ). Bartra describe la melancolía como: “un mal que ataca a quienes han perdido algo o no han encontrado todavía lo que buscan” (Cultura y melancolía 31). Los capítulos de este estudio se centran en tres novelas; Nadie me verá llorar, Oficio de tinieblas y Arráncame la vida. La selección de estas novelas busca demostrar el conflicto de identidad de los personajes femeninos como característica de su posición secundaria en la sociedad. La representación de la mujer en la literatura y la cultura mexicana está compuesta por continuidades y diferencias, es decir, a pesar de que estas escritoras parten de distintos períodos históricos en la narrativa, y escriben en diferentes épocas de la historia, el sentido de pérdida de sus 26
personajes femeninos prevalece, lo cual exhibe esta continuidad en la literatura. No obstante, la tensión entre continuidad y diferencia es evidente a través de la historia, desde los años 70 hasta la actualidad. Se ha observado la evolución en el pensamiento de la mujer en la literatura y la cultura mexicana al manifestarse como un ser que desafía y modifica los arquetipos impuestos por el patriarcado. La relación que existe entre estas tres novelas, en particular entre Nadie me verá llorar y Oficio de tinieblas, es que comparten una idea similar de la locura; al ser un instrumento de opresión y a su vez una alternativa de liberación. El personaje de Matilda en Nadie me verá llorar y Catalina en Oficio de tinieblas, concluyen la narrativa siendo identificadas como “locas.” Estas figuras femeninas a pesar de no padecer de un trastorno mental portan esta imagen por no actuar conforme a la norma. A criterio de Shoshana Felman la locura en la mujer se debe a que: “she is Other, different from man” (7) es decir, la locura es la oposición binaria de lo normativo, el hombre. Las protagonistas enfrentan estructuras opresivas, ya sea por no entregar su cuerpo a las demandas sexuales del hombre o por abandonar su papel de madre, lo cual les asigna esta identidad que a su vez constituye una forma de protesta social. La locura femenina en la literatura sugiere ser una oposición hacia la estructura patriarcal, Phyllis Chesler opina que la enfermedad mental en la mujer: “is a request for help, a manifestation both of cultural impotence and of political castration” (2) 11.Aunque esta feminista no considera la locura como expresión de resistencia o desafío social, la búsqueda a la que se refiere es una
11
El término castración política es frecuentemente utilizado por Phyllis Chesler con el propósito de entender la enfermedad mental en la mujer.
27
herramienta de protesta, la cual está presente en la literatura, ya que la impotencia cultural y la castración política, a mi modo de ver, se convierten en fuerzas impulsoras o de motivación para este desafío. Por tanto, en ambas novelas la locura les brinda la oportunidad a Matilda y a Catalina de adquirir el lenguaje y alterar la realidad para convertirlas en desafiantes de la subjetividad colectiva, es decir, ambas mujeres a través de su comportamiento “anormal” intentan adquirir su propia singularidad. La locura brinda la posibilidad del surgimiento de una nueva mujer o, en términos de Helene Cixous, the newly born woman, dado que la imagen de la histérica o la loca se niega a conformar la norma social como modo de resistencia hacia el sistema patriarcal.12 Asimismo, la locura en la narrativa es una máscara de sobrevivencia, como lo exhibe el personaje de Catalina en Arráncame la vida, quien requiere del uso de la música para sobrevivir el dictamen masculino. La inclusión de las letras de los boleros en Arráncame la vida, el uso de los monólogos interiores en Oficio de tinieblas y la incorporación de documentos oficiales en Nadie me verá llorar hacen del lector su cómplice. En Arráncame la vida, al igual que en Oficio de tinieblas, la música y la internalización de los personajes femeninos crean un espacio de intimidad que moviliza las emociones del lector dado que es el único que puede penetrar los pensamientos de las protagonistas. Esta intertextualidad es también 12 “El retrato de Dora” (1976) de Helene Cixous es una reinterpretación del estudio de Freud,
“Fragment of an analysis of a case of hysteria.” La crítica feminista propone que Dora, nombre de la paciente en cuyo estudio está basado, es identificada como “histérica” por no conformarse a la norma social. Asimismo, esta identificación, según Cixous, es potencialmente subversiva. Por tanto, Matilda y Catalina son mujeres que portan una identidad de locas o histéricas, en la narrativa, por no conformarse al status quo.
28
potencialmente subversiva visto que exhibe la transgresión de los personajes femeninos dentro de la novela, como por ejemplo en Nadie me verá llorar, en donde se utilizan documentos oficiales para cuestionar la noción de la locura y remarcar la resistencia y el desafío por parte de Matilda de ser un proyecto masculino. Partiendo de las teorías propuestas por Paz y Bartra, el uso de las máscaras como mito nacional representa la idea de que el mexicano vive bajo un velo protector que no le permite revelar su ser. Para ambos críticos, las máscaras mexicanas son máscaras de disimulo, pretensión y cortesía que tienen la finalidad de proteger al individuo. Paz argumenta que: “el macho es un ser hermético, encerrado en sí mismo[...] no sólo no se abre; tampoco se derrama”(33). A pesar de que las máscaras mexicanas parecieran ser característicamente masculinas, dado que, según Paz, la fatalidad de la anatomía de la mujer es abierta y está expuesta a todo peligro, las nociones de pudor y recato han servido en la historia para disfrazar esta “fatalidad” al intentar proteger su intimidad al utilizar máscaras de “mujer decente,” que le admiten su sobrevivencia, pero a su vez su enajenación en su intento de no “abrirse”(34). Se podría también argumentar que las máscaras mexicanas constituyen lo residual, es decir, están constituidas por aspectos culturales pasados que continúan en el presente de manera que actúan como mitos. Paz presenta la identidad mexicana como un ciclo infinito, el símbolo dominante de su texto, el laberinto ilustra la búsqueda de la identidad nacional, la cual está constituida por fantasmas del pasado. El laberinto, no obstante, es un símbolo de defensa cuya función es defender lo sagrado al portar máscaras de soledad que conducen al interior de sí mismo. 29
Por tanto, los personajes femeninos de las novelas que analizo utilizan máscaras como instrumentos de sobrevivencia. Estos personajes, a través de la locura, la internalización y la música, descubren la libertad. Las figuras femeninas requieren de máscaras, las cuales les permiten expresar sus sentimientos sin la posibilidad de ser sancionadas. Los tres capítulos que integran mi estudio crítico examinan el uso de las máscaras no solamente como instrumento que marginaliza, al establecimiento del Yo melancólico, sino también libera a los personajes femeninos. Capítulo I-‐ “El cuerpo femenino como proyecto masculino” se centra en el análisis de Nadie me verá llorar (1999) de Cristina Rivera Garza. La narrativa se basa en la representación del manicomio, la Castañeda, que parte de documentos históricos oficiales para recrear y criticar la ideología del momento. Nadie me verá llorar establece su narrativa a partir de distintos períodos históricos. El personaje principal femenino, Matilda, representa el carácter melancólico puesto que su identidad se caracteriza como moldeada y modificada por las distintas figuras masculinas dentro de la narrativa. El código genético en la novela tiene como propósito determinar identidades que limitan el surgimiento de una conciencia propia. Esta predisposición genética se relaciona a lo que se podría considerar una genética peligrosa, es decir, Maltida proviene de padres cuyos comportamientos han hecho de ella un individuo peligroso en la sociedad, al ser su madre promiscua y su padre un alcohólico. Este legado genético, asimismo, se relaciona con la figura de la Malinche, quien reencarna en Maltida a través de sus actos malinchistas y su semejanza física. La idea de la existencia de caracteres hereditarios en la novela 30
parte de un discurso eugenésico que comienza a principios de la década del siglo XIX y se extiende hasta los años 40 en México. La eugenesia surge para mejorar los rasgos hereditarios humanos al utilizar medios selectivos que controlaban la reproducción humana para incrementar la existencia de caracteres considerados favorables. Los personajes de Marcos Burgos y Joaquín Buitrago dictan la vida y el comportamiento de Matilda, quien está constantemente bajo observación, al ser el lector ahora quien a través del acto de la lectura observa y determina su identidad por ser la novela representante de su cuerpo, lo cual reafirma su sentido de pérdida que se acentúa aún más con su identidad de loca. La locura, no obstante, le brinda la posibilidad de obtener el lenguaje para así construir su propia realidad y obtener cierta capacidad de acción individual que se traduce en la experiencia de la libertad. Asimismo, se analiza brevemente La cresta de Ilión, de la misma escritora, para cuestionar la identidad de género como construcción cultural mutable que marginaliza a sus personajes literarios. A través de una identidad andrógina, Rivera Garza propone la liberación del carácter melancólico de los personajes femeninos. Parto de la teoría de Judith Butler en Gender Trouble: Feminism and Subversion of Identity (1990) para identificar el género como una identidad constituida por expresiones performativas; cabe mencionar que utilizo a Butler para proponer una identidad andrigona, la cual permitirá que la protagonista de la novela elimine su temperamento melancólico. Para Butler la identidad de género se conserva como tal porque se basa en el sistema de premio y castigo propuesto por Foucault. Según Butler, la identidad de género se conserva a través de sanciones que no admiten que 31
el individuo actúe fuera de su género. Butler utiliza la imagen del travesti para demostrar que el género es una identidad mutable, la oscilación de conductas que presenta esta figura solamente es permitida en espacios particulares, fuera de estos espacios se enfrenta a agresiones físicas y verbales dado que el poder disciplinario tiene como propósito la “normalización” del sujeto. En “Vigilar y Castigar” Foucault discute la idea de corregir a través del castigo, lo cual se obtiene por medio de la reclusión, como por ejemplo la cárcel.13 En la narrativa se implementa esta “normalización” con el personaje de Matilda, al ser ingresada en la Castañeda, por no actuar conforme a su género, sin embargo, en este lugar de castigo es donde encuentra cierto grado de libertad. Capítulo II-‐ “Arquetipos femeninos: la madre, la chingada, la loca-‐el monstruo” analiza Oficio de Tinieblas (1963) de Rosario Castellanos, quien ofrece una diversidad de personajes pertenecientes a distintas clases sociales y razas. Se centra en el estudio de tres personajes femeninos que demuestran la imposición de identidad, la falta de voz y la limitación de espacio y movilidad. Oficio de tinieblas exhibe la dicotomía que existe entre razón y locura, discurso y silencio, lo cual concuerda con la división entre hombre y mujer y que provoca que los personajes femeninos ocupen espacios subalternos. Asimismo, el género, la clase social y la raza 13
Vigilar y castigar fue publicado en 1975. Foucault demuestra el proceso penal en el que surge la idea de la normalización del individuo. Durante el siglo XVIII se propone otra manera de castigar dado a que en siglos anteriores se utilizaba la violencia física como castigo. Los cambios sociales que surgieron tenían el propósito de implementar un trato humanitario para todo tipo de individuo, incluso para el peor de los criminales. Como bien apunta Foucault: “El sufrimiento físico, el dolor del cuerpo mismo, no son ya los elementos constitutivos de la pena. El castigo ha pasado de un arte de las sensaciones insoportables a una economía de derechos suspendidos”(13). Anteriormente, el castigo era ejercido sobre el cuerpo del individuo, en siglos recientes el castigo se practica a través de la reclusión para así privar al individuo de su derecho primario, su libertad para conseguir su normalización.
32
son presentados en la novela como patrones de subordinación que se intersectan en la experiencia de las figuras femeninas. Castellanos presenta la doble marginalización de los personajes indígenas en particular del personaje de Catalina, quien es indígena y mujer. Las mujeres en la novela no logran reconocerse a sí mismas por carecer de voz. Se utiliza el monólogo interior para conocer los pensamientos y los deseos de las protagonistas, lo cual reafirma su posición secundaria en la sociedad al no poder transmitir sus pensamientos a través del lenguaje como ocurre con las figuras masculinas. Aunque el lenguaje en la novela propone ser un instrumento de poder, también se presenta como un peligro para las figuras femeninas al estar su realidad construida por violencia y marginalización. No obstante, Castellanos propone a través del proceso de la abyección la adquisición de un lenguaje femenino, lo cual concuerda con la idea presentada por Kristeva, quien asegura que la mujer debe ingresar a la ley simbólica para así poder adquirir el lenguaje dado que lo simbólico es el proceso que conlleva a la identificación. Por otra parte, la función de los espacios en la novela reafirma el confinamiento de las figuras femeninas. Todo personaje femenino en la novela ocupa espacios marginales para posteriormente ser reducidos a ellos, es decir, su identidad es representante de esos espacios. Aún con la presencia de lo que se podría considerar un “espacio femenino” como, por ejemplo el costurero, el cual propone ser “una habitación propia,” para el personaje de Isabel, continúa siendo regido por el dictamen masculino. Estos sitios que pretenden otorgar libertad sirven a su vez para marginalizar a los personajes femeninos. El espacio representado por
33
la cueva, por ejemplo demuestra esta doble dualidad al otorgar libertad al personaje de Catalina, pero a su vez ocasiona la muerte figurativa de ésta. Es así como los personajes femeninos en la narrativa son definidas a través de su función reproductiva, su sexualidad y su condición racial. El comportamiento transgresivo de las tres figuras femeninas, por su reconocimiento sexual y por su pretensión de poder, las condena a residir en la melancolía. Cada una de estas figuras femeninas representan lo abyecto por posicionarse fuera de los límites de la norma, lo cual las restringe del lenguaje y las condena a vivir en el mutismo. Sin embargo, a través del monólogo interior estas mujeres encuentran una fuente de liberación que permite que el lector penetre sus más íntimos pensamientos. Capítulo III-‐“ Mirada melancólica: máscaras femeninas” analiza Arráncame la vida (1985) de Ángeles Mastretta, quien establece su narrativa en la posrevolución y los inicios de la modernización en México. El personaje de Catalina se halla supeditada a la presencia de la figura masculina, Andrés Ascencio, quien establece límites y comportamientos que impiden su reconocimiento como sujeto. A través de la narración Catalina enfrenta un perpetuo conflicto y pérdida identitaria que se exhibe mediante su inconformidad consigo misma y su constante deseo por ser otra persona. Aunque Catalina aparenta tener libertad, su autonomía es utilizada para reafirmar el control y el poder que el hombre ejerce sobre ella. Ascencio le otorga libertad para después destituírsela ya que le brinda control emocional y psicológico sobre el personaje femenino, quien además requiere de máscaras para poder expresar sus deseos y su voluntad. Partiendo de la idea presentada por Paz y Bartra las máscaras mexicanas son utilizadas para proteger la intimidad del individuo. Los 34
boleros en la novela son empleados como máscaras de protección que le permiten a Catalina enunciar sus deseos, pero a su vez la convierten en un personaje ficticio dado que su vida es una representación de Catalina Guzmán de Ascencio. Catalina, mediante su obsesión por sentir, logra descubrir su cuerpo sin lograr sentirse sujeto. A la muerte de Andrés Ascencio, Catalina tendrá que determinar su propia identidad que le admitirá reconocerse como sujeto, lo cual puede ser adquirido a través de la afirmación de la falsedad del final feliz originado por el patriarcado que pretende definir la felicidad de la mujer.
Indudablemente, estas escritoras mexicanas nos presentan mundos
reconocibles. Cristina Rivera Garza, Rosario Castellanos y Ángeles Mastretta crean un pacto ficcional14 con su lector para explorar el conflicto de identidad que impera en la representación literaria femenina mexicana, al igual que otorgan un proyecto de vida diferente a la herencia del pensamiento tradicional que destina a la mujer a ocupar espacios secundarios en la sociedad. A través del contrato mimético, el lector reconoce que lo que se está leyendo es de carácter imaginario, el proceso de abstracción de las novelas y el proceso de interpretación de éstas comienza desde un primer acercamiento, es decir, el uso de los documentos oficiales en Nadie me verá llorar, el monólogo interior en Oficio de tinieblas y la música en Arráncame la vida hacen del lector su cómplice, lo cual fortalece este contrato. Partiendo de teorías psicoanalíticas propuestas por Freud y Kristeva, cada capítulo cumple el propósito de explorar la falta de reconocimiento que existe en sus personajes
14
Según Jonathan Culler el contrato mimético permite que el texto hable con su lector dado que para entender el lenguaje de cualquier texto es reconocer el mundo al cual se está aludiendo (135).
35
femeninos para reconocer que su búsqueda y su afán de asumir su individualidad es el resultado de la supuesta inferioridad de la mujer en una sociedad que le admite sólo representar dos arquetipos de mujeres; la virgen o la prostituta. Aunque los personajes femeninos viven sujetos al dictamen masculino, representan igualmente un desafío para el poder patriarcal que les abre una alternativa de liberación a su condición melancolíca para poder observarse en el espejo y no encontrarlo vacío.15
15
El reconocimiento de la imagen a través del espejo es indispensable para la constitución del sujeto. Según Jacques Lacan, el espejo revela la configuración del Yo. Cuando un bebé observa su imagen reflejada, por primera vez, en el espejo da comienzo a su identificación.
36
Capítulo I-‐ El cuerpo femenino como proyecto masculino Un día la joven será, y será la mujer, y su nombre no significará más lo mero contrario de lo masculino, sino algo por sí, algo por lo cual no se piense en ningún complemento ni límite, sino nada más que en vida y ser: el ser humano femenino (“Cartas a un joven poeta” Rainer Maria Rilke) La cita del poeta austriaco con que se abre este capítulo plantea la pérdida de identidad de Matilda, la cual se entiende como lo opuesto de lo masculino. Nadie me verá llorar (1999) de Cristina Rivera Garza trata de la búsqueda y la construcción de la identidad del personaje de Matilda a través de la mirada del fotógrafo, Joaquín Buitrago, quien ante su obsesión por ella retrocede al pasado para reflexionar sobre su propia vida y su dependencia a los narcóticos. Mi estudio pretende investigar el conflicto y pérdida de identidad que impera en las figuras literarias femeninas, en particular el de la protagonista de la novela Matilda, quien desde el abandono de su pueblo se enfrenta a una sociedad empeñada en construir ciudadanos ejemplares. La complejidad de este personaje se debe a que la melancolía en la novela funciona en dos sentidos; como parte de la opresión de la protagonista y como característica de su rebelión. Demostraré asimismo que su resistencia a ser concebida como un proyecto masculino, comenzando con el título de la novela; Nadie me verá llorar, es vencida a través de la mirada del lector que continúa examinando su cuerpo y su mente mediante el acto de la lectura. Su condición subalterna la ha sentenciado a vivir bajo la mirada masculina, la cual tiene como propósito establecer identidades que parten de la dicotomía: virgen-‐puta. A Matilda hasta en su fallecimiento no se le permite adquirir
37
un reconocimiento porque su cuerpo y su mente siguen siendo observados y conceptualizados por el lector mismo. Partiendo del concepto de la melancolía desarrollado por Freud y Kristeva, propongo examinar el sentimiento de pérdida que caracteriza al personaje femenino. Freud identifica la melancolía como un sentido de pérdida desconocido que reside en el individuo. A pesar de que ambos psicoanalistas parten del mismo concepto, Kristeva utiliza la noción de la melancolía para entender la divergencia de género en la sociedad, la cual se basa en el complejo de Edipo propuesto por Freud. Kristeva argumenta que la sexualidad de la mujer es característicamente melancólica por la imposibilidad de erotizar y rechazar el cuerpo materno. Esto provoca que la mujer no pueda concebirse como un ser separado de la figura materna, lo cual dificulta la formación del sujeto. Kristeva propone que la mujer regrese al primer objeto deseado, la madre, para así poder admitir su bisexualidad y por ende, liberarse de su condición melancólica. Sin embargo, Kristeva asegura que la mujer es un ser abyecto en la sociedad por ser definida a través de su capacidad reproductiva. A Matilda no se le permite adquirir su subjetividad por la imposición de reglas y conductas que hace que su realidad esté construida por las figuras masculinas. Esta realidad parte de un contexto misógino que discrimina al personaje femenino por ser mujer y por su potencialidad, es decir, por el posible peligro que representa para el patriarcado. La figura masculina solamente reconoce a la mujer a través de su función biológica y su comportamiento “decente,” lo cual provoca la enajenación de Matilda al estar sometida a normas de conducta que garantizan mantenerla en un espacio de alteridad. 38
Por tanto, mi análisis del personaje de Matilda revelará una interesante propuesta de decodificación de los paradigmas de género en el sentido de que este personaje ejemplifica lo que he dado en llamar “castración política,” término empleado por Phyllis Chelser para describir la condición de la mujer en la sociedad, esto es, el arreglo de la subjetividad femenina de acuerdo a parámetros fijados por las figuras de autoridad masculinas en la narración. Matilda es forzada a abandonar su hogar para ir en busca de su porvenir junto a su tío Marcos Burgos, quien la introduce a un mundo regido por reglas y prejuicios.16 El capítulo se divide en tres partes; la primera se centra en la presencia del concepto de la melancolía como característica de la condición subalterna de la protagonista, lo cual se examina a través del dictamen del tiempo y el espacio, al igual que mediante normas que van desde la higiene personal hasta la higiene mental para hacer de Matilda un proyecto científico con el propósito de eliminar su legado genético. El código genético en la novela tiene como base la constitución biológica y el comportamiento transgresivo de la progenitora de Matilda, lo cual permite que la figura de autoridad controle y marginalice su cuerpo. Se examina también el comportamiento malinchista que presenta la protagonista que hace que la traición de la Malinche reencarne en ella. La apropiación del cuerpo de Maltida, a través de su primer encuentro sexual, posibilita un reconocimiento en ella, que sin embargo, la despoja de su identidad de mujer “decente” para adoptar identidades que admiten su sobrevivencia, como por ejemplo su identidad de prostituta para
16
El abandono del hogar de Matilda es el resultado del expansionismo americano que caracterizó el período porfiriano, las tierras de su padre fueron arrebatadas por el gobierno de Porfirio Díaz.
39
posteriormente adoptar una imagen de loca. La locura no solamente le admite apropiarse del lenguaje que subvierte las normas que la oprimen, sino también es un modo alternativo de la realidad, la cual está conformada por el dolor y la injusticia. Se remarca la tensión que existe entre la melancolía como resultado de la opresión de la mujer y como vehículo de protesta. Se examinan asimismo los expedientes médicos añadidos a la narrativa de Nadie me verá llorar, para otorgar voz a ambos personajes; el ficticio y el histórico. Matilda personaje ficticio, no deja de ser un objeto bajo observación al ser ahora el lector quien examina su cuerpo y su mente a través de la novela.
La segunda parte trata del estilo y la estructura de la narración para
ejemplificar la conceptualización del sujeto femenino a través de su cuerpo. Mediante la incorporación de distintas perspectivas, como la del personaje de Joaquín Buitrago, permite la edificación de la identidad de Matilda en la novela. La obsesión de este personaje masculino por conocer el pasado de la protagonista provoca la manipulación del relato al insertarse en la narrativa a través del uso de las iniciales J.B para poder construir una imagen débil e inferior de Matilda, la cual fomenta la necesidad de la presencia masculina. Su posibilidad de modificar o manipular el relato se reafirma aun más a través de su profesión de fotógrafo, la cual le admite literalmente construir imágenes e identidades al utilizar su mirada masculina, es decir, the male gaze.17 Se analiza la pregunta inicial de la novela; ¿Cómo se convierte uno en fotógrafo de locos? Interrogación que demuestra la
17
The male gaze, término que utiliza Laura Mulvey en “Visual Pleasure and Narrative Cinema,” para describir la manera que la mirada del hombre cosifica el cuerpo femenino.
40
resistencia por parte de Matilda de ser concebida como un proyecto de la mirada masculina al romper con las convenciones que definen el sujeto fotográfico, igualmente se indaga en la función de la fotografía durante el Porfiriato. Se examinan los diálogos históricos presentes en la novela en particular las fichas médicas oficiales que tratan la categoría de “trastorno moral,” la cual confirma la idea de la locura/melancolía como resultado de la condición subalterna de la mujer. Asimismo, se examina la Castañeda como espacio de castigo representante de los ideales porfirianos para hacer de él lo que Foucault denomina Heterotopia of deviation (1967). Igualmente se analiza la pregunta ¿Can the subaltern speak? de Gayatri Spivak para saber si el personaje ficticio al igual que el histórico logran abandonar su posición subalterna dado que este doble discurso hace que el lector se convierta en el ojo examinador. A través de la estructura y el lenguaje fragmentado de la novela se observa la construcción de la noción de la locura que otorga libertad al personaje femenino pero a su vez impone el silencio perpetuo. Finalmente, la tercera parte trata la identidad de género y la transgresión del orden patriarcal con respecto a la propuesta de una identidad andrógina presentada en la novela y en La cresta de Ilión, de la misma escritora, para cuestionar los arquetipos femeninos establecidos en México y proponer una salida a este yo melancólico. Se examina el concepto de género dentro del contexto feminista latinoamericano para explorar la posibilidad de género en la escritura dado que existe un vínculo entre la anatomía y la capacidad mental de la mujer, lo cual hace que su literatura se considere inferior. Se estudian los arquetipos de Sor Juana Inés y Frida Kahlo, adoptados por varias escritoras, por representar unas imágenes 41
andróginas que rompe con el sistema binario. A su vez se analiza la identidad de género como construcción social propuesta por Judith Butler; en la novela Matilda al convertirse en la diablesa adopta una identidad andrógina que le otorga libertad y le permite quebrantar el esquema representado por dos sexos. La identidad andrógina propuesta por la escritora mexicana no solamente se obtiene mediante la actuación, sino también a través del cambio físico de la protagonista. No obstante, esta identidad está restringida a un solo espacio; el prostíbulo la Modernidad. Se analiza La cresta de Illión para subrayar el género como identidad constituida por expresiones performativas y también como elección del individuo; “One chooses one’s gender.” Asimismo, se explora la posibilidad de un espacio medio que admite la liberación de la mujer. Las tres partes que dividen este capítulo muestran la disciplina del cuerpo femenino, es decir, el cuerpo de Matilda es el objeto de la figura del hombre y su objetivo es hacer de él un proyecto masculino. Partiendo de la idea del cuerpo como receptor de castigo, Foucault declara: “el cuerpo es un texto donde se escribe la realidad social” (55) por tanto, la novela sugiere ser el cuerpo de Matilda al representar una realidad histórica en particular, así como también su cuerpo es una respuesta a esta historia. La novela de Rivera Garza se inserta dentro del paradigma de la novela histórica latinoamericana en cuanto a que aborda críticamente un período específico de la historia de México: los años de la dictadura de Porfirio Díaz, y en particular el ángulo escasamente abordado de la locura dentro de esa etapa de la historia
42
mexicana.18 En este sentido, la representación literaria del manicomio general: La Castañeda, así como el recurso de emplear documentos oficiales de la época contribuyen a que la novela recree la ideología propia de ese período para así poder efectuar su crítica. En efecto, la Castañeda se establece por decreto en septiembre de 1910 como resultado directo de la creencia generalizada en la administración de Díaz de que el atraso del país se relacionaba con las prostitutas, los enfermos mentales y los alcohólicos. Es así como la Castañeda llega a simbolizar el espacio pragmático del control en donde residían los individuos no deseados en la sociedad (Kanost 300). La reclusión de personas no aptas para la sociedad porfiriana representó un método de exclusión que pretendía prevenir un contagio de conductas que amenazarían el orden social (Sacristán 12). La novela se centra en los personajes de Matilda Burgos y Joaquín Buitrago; su reencuentro en el hospital general da comienzo a la trama. Buitrago en el proceso de descubrir el origen de Matilda revela a su vez su vida. La imagen de Matilda está construida detrás del ojo fotográfico de Buitrago, es decir, de la mirada masculina: “Lo primero que Joaquín nota es que Matilda tiene la costumbre de tronarse los nudillos[...]Luego, a medida que empieza a observarla de cerca, se aprecian las pequeñas cicatrices en las rodillas, las manos, los antebrazos” (Rivera 24). La
18 El tema de la locura durante el Porfiriato es raramente abordado en la actualidad. Estudios
realizados respecto al tema usualmente provienen de la revista Frenia, en la cual investigadores como María Cristina Sacristán han dedicado la mayor parte de su investigación a este tema. Artículos relacionados a la locura existentemente son: “La experiencia mental durante el Porfiriato,” “Higiene mental y prácticas corporales en el Porfiriato,” “Locura y encierro psiquiátrico en México: el caso del manicomio la Castañeda, 1910” entre otros. Asimismo, Cristina Rivera Garza estudia este tema en su libro La Castañeda, el cual incluye una amplia bibliografía.
43
descripción del personaje femenino es una representación del ojo fotográfico, el cual a través del acercamiento o el close up intenta construir una historia ajena.19 Desde el comienzo de la novela el personaje de Matilda se convierte en un proyecto masculino, lo cual provoca en ella una crisis de identidad que se demuestra a través de las distintas identidades que se le imponen y que ella adopta, provocando así un constante sentido de pérdida. La condición subalterna de Matilda, sin embargo, se manifiesta concretamente a través de conductas y límites tanto sociales como políticos impuestos por las figuras masculinas que imposibilitan el surgimiento de una conciencia femenina. Desde su ingreso a la ciudad de México, su tío, Marcos Burgos, impone en ella comportamientos que la privan de su libertad, para él la decencia es la constitución de una “buena ciudadana”: una buena ciudadana mexicana, una muchacha decente, una mujer de buenas costumbres tiene que empezar por aprender los nombres exactos de las horas. Está la hora de levantarse, a las cinco de la mañana. La hora de asearse y tender la cama. La hora de preparar el desayuno. La hora de sentarse a la mesa y esperar que el tío Marcos consuma su jugo de naranja, la ensalada de frutas y el café negro, humeante[…]La hora de recoger la mesa, sacudir el mantel y arreglar las sillas[…]La hora de preparar la comida y esperar que el tío Marcos regrese de su oficina en el hospital[…]La hora de empezar todo
19
Cuando indico que la mirada fotográfica es representante de la mirada masculina o del male gaze es debido a que durante el Porfiriato la fotografía era una profesión estrictamente masculina. Algunos autores de fotografías eran; Hugo Brehme, Faustino Mayo, y los pioneros del fotoreportage; Agustín Víctor Casasola y Miguel Casasola, quienes fundaron el archivo Casasola que conserva el patrimonio fotográfico de México (Mraz 25).
44
otra vez sin cambio alguno, acompasadamente. Las cinco de la mañana. Las horas. La repetición, al inicio, casi le pasa inadvertida (Rivera 117). La identidad de Matilda como mujer “decente” se define así a partir del comportamiento impuesto por la figura masculina. En otras palabras, Marcos Burgos hace de Matilda un proyecto científico. La concepción de una buena ciudadana de acuerdo a Marcos Burgos comienza por un comportamiento regido por el orden. El aprendizaje de los nombres de las horas exactas por parte de Matilda representa el reconocimiento y la aceptación de sus propias restricciones. La noción del tiempo la ha obligado a adquirir conciencia del espacio que ocupa. En este sentido, el dictamen del espacio y el tiempo impuesto por la figura masculina ejemplifican el control corporal que se ejerce sobre ella. Matilda al igual que su tía, se convierte en una especie de muerto viviente, lo cual manifiesta su pérdida de autonomía e identidad personal. Marcos Burgos no solamente impone en ella un orden mediante la disciplina del tiempo, sino que también impone el espacio que puede ocupar, se le permite solamente pertenecer a su hogar o al sitio en el que trabaja, el cual es una extensión del trabajo doméstico, manteniéndola así en la esfera privada. La disciplina impuesta por Marcos Burgos es una manera de controlar y castigar a Matilda por su supuesta inferioridad biológica y por su código genético, cualquier intento de transgresión por parte del personaje femenino se enfrenta a lo que Pierre Bourdieu denomina como “violencia simbólica.” La violencia simbólica “es el poder invisible que no puede ejercerse sino con la complicidad del que no quiere saber que lo sufre o que lo ejerce”(3). Es decir, la mujer que es categorizada como decente o prostituta 45
en la sociedad requiere ser cómplice de su agresor para así asegurar la dominación sobre ella. La relación que coexiste entre el que ejerce el poder y el que lo sufre, como por ejemplo Matilda con su tío, es una relación reproductora de creencias que son necesarias para legitimar la imagen de la mujer. La valorización a la cual la mujer es sometida es aceptada por ella produciendo esta misma violencia simbólica en contra de otras mujeres.
Por tanto, desde el momento en que Matilda es obligada a abandonar su
imagen de pueblerina para adoptar una distinta, enfrenta un conflicto de identidad. Su crisis se ilustra cuando indaga en su persona: “¿Quién es Matilda Burgos? Matilda Burgos soy yo. El pronombre, como muchas otras cosas, cada vez tiene menos firmeza, un poco más de desazón” (Rivera 148). Ante la constante presencia de reglas y modos de comportamiento la falta de reconocimiento de su persona se ha remplazado por un enajenamiento consigo misma, Matilda Burgos deja de ser el pronombre yo para adoptar uno en tercera persona. Su falta de reconocimiento se manifiesta asimismo a través de declaraciones como: “Así que ésta soy yo”(15), poniendo en evidencia su enajenación. Sin embargo, el momento decisivo en el que Matilda pierde la posibilidad de un reconocimiento es cuando se olvida de lo que constituye su índole: “Su rutina pronto adquirió la perfección de un reloj. Su rostro se transformó. Las trenzas que habían caído sobre sus hombros desde antes de tener memoria dieron lugar a un chongo apretado tras la nuca”(Rivera 132). La sustitución de sus trenzas por un chongo es importante para mi análisis de la novela dado que representa su transformación; la posibilidad de adquirir una conciencia como sujeto se elimina en 46
el momento en que adopta la identidad de mujer “civilizada,” la cual se muestra en el uso de un chongo. Ahora bien, a través de distintas normas que varían desde su higiene personal hasta lo que se denomina como higiene mental, Marcos Burgos propone eliminar lo decadente de la sociedad mexicana, lo cual lo relaciona con el comportamiento inapropiado de la mujer.20 Matilda se convierte en un objeto moldeable de la figura masculina; su tío mediante su rígida disciplina, intenta eliminar su “legado genético,” el cual lo asocia con la promiscuidad de la madre de Matilda: “Lo que a él le interesaba era que su sobrina adquiriera la disciplina del trabajo en un ambiente seguro, sin riesgos, para así disminuir dentro de lo posible su terrible legado genético” (Rivera 130). El legado genético de Matilda como condición determinante de su identidad reafirma su inferioridad. Matilda tiene que ser restringida de su libertad ante la predisposición que existe a consecuencia del comportamiento transgresivo de su progenitora; por sus diversas relaciones sexuales, y ante todo por su condición de mujer, la figura masculina necesita controlar su cuerpo para subsecuentemente marginalizarlo. Matilda representa lo que Foucault denomina individuo peligroso, el cual: 20 Durante la dictadura de Porfirio Díaz se establecieron dos vertientes de salubridad; la eugenesia y
la higiene mental cuyos propósitos eran crear una sociedad sin vicios ni enfermedades. El concepto de eugenesia fue establecido por Francis Galton en 1860, este antropólogo inglés argumentó la existencia de caracteres hereditarios que eran transmitidos. Esta disciplina trataba de perfeccionar la especie humana a través de la intervención de rasgos hereditarios que ayudarían a establecer un “buen nacimiento.” Por otra parte, la práctica de la higiene mental intentaba a su vez la erradicación de la herencia degenerativa (Urías 38). La idea de la higiene mental y el legado genético presentes en la novela parte de un pensamiento porfirista que atribuía cualquier comportamiento desviado al origen hereditario de la persona. Por tanto, el temor de Marcos Burgos es justificado si se toma en cuenta la ideología del momento dado que Matilda proviene de dos individuos con patologías; la madre es promiscua, y alcohólica como el padre de ella. Lo importante de la higiene mental es que enfatiza la herencia como origen de tendencias criminales y padecimientos mentales.
47
implies a control not primarily of what individuals did, but of what they might do, what they are capable of doing. “Dangerousness” means that an individual must be considered by society at the level of his potentialities and not at the level of his act (Abnormal 23). El legado genético de Matilda lo relaciono también con la figura de la Malinche que de igual manera se convirtió en el modelo de la mujer mexicana, y su perfidia provocó que la construcción de la mujer en la cultura y la literatura mexicana se represente como un ser inferior. El laberinto de la soledad (1950) de Octavio Paz trata la representación de la mujer mexicana a través de la figura de la Chingada, cuya imagen subalterna es a consecuencia de su constitución biológica: “[…] su mancha es constitucional y reside[...]en su sexo. Esta pasividad abierta al exterior la lleva a perder su identidad: es la Chingada” (94). El sexo de la mujer como característica de su inferioridad se vincula a la traición de la “Eva mexicana,” como lo reafirma Roger Bartra, “[en el interior de la mujer] habita la Malinche, henchida de lascivia y heredera de una antigua traición femenina” (209). Hay que hacer notar que la semejanza de Matilda con la figura mitológica de la Malinche, no solamente la vinculo a la mención del legado genético en la obra, sino también a través del comportamiento malinchista que manifiesta. Su conducta se demuestra ante la respuesta brindada por la dueña del prostíbulo en donde trabajaba: “No sé qué tienen estas indias que siempre vuelven locos a los gringos-‐ exclamó con asombro sincero-‐.¿Quiere a otra de las muchachas? (Rivera 20). En esta declaración se puede identificar el concepto del “malinchismo,” término que se refiere a individuos que tienen preferencia por lo extranjero. En este caso Matilda se 48
ha ido con un extranjero, con un gringo, manifestando su acto malinchista. Su apropiación de la imagen de la Malinche se confirma aun más mediante su descripción física, la cual concuerda con esa de la Malinche, así pues, Matilda en su huida con el extranjero revive la traición de la Malinche. Asimismo, el código genético de la mujer mexicana se ha convertido en motivo de castigo y represión por ser concebida con un sujeto lascivo y traidor a partir de la conquista de México, según Bartra: ...el hombre sabe que la mujer-‐su madre, su amante, su esposa-‐ha sido violada por el macho conquistador, y sospecha que ha gozado e incluso deseado la violación. Por esta razón ejerce una especie de dominio vengativo sobre su esposa, y le exige el autosacrificio total (208). Por tanto, Matilda es representada como un ente que provoca desconfianza en la figura masculina ya que ha impuesto en ella un origen que justifica el control que ejerce sobre su cuerpo. No obstante, Matilda logra convertirse en el ideal femenino de la figura masculina a través de la constante vigilancia y disciplina por parte de su tío, la cual le ha permitido convertirse en la mujer decente y de buenas costumbres que él tanto perfiló: “Cuando el tío Marcos vio sus ojos una mañana de invierno de 1904 se sintió satisfecho de su obra” (Rivera 132). Marcos Burgos produce en Matilda una identidad que solamente pretende complacer a la figura masculina reafirmando los valores patriarcales representantes de la sociedad porfiriana que fomentaba la idea de la prosperidad del país basada en crear buenas mujeres de casa y decentes. Asimismo, Matilda se convierte en un sujeto subordinado, es decir, para Foucault el 49
propósito de la vigilancia y la disciplina en la sociedad es crear sujetos: “who [are] expected to develop in particular ways and are subject to much closer yet more seemingly benign forms of management” (Michel Foucault key concepts 163). En Vigilar y castigar, Foucault trata del poder disciplinario que está siempre presente en la sociedad, aunque éste sea en sí invisible, mantiene al individuo bajo el orden y lo convierte en un ser subordinado. Foucault utiliza a los prisioneros para ejemplificar esta subordinación, la cual solamente puede ser obtenida a través de la disciplina y la obediencia, como ocurre con el personaje de Matilda. Asimismo para Marcos Burgo la disciplina produce mujeres decentes de casa, el valor social de los personajes femeninos se adquiere mediante su comportamiento recatado, como lo exhibe el personaje de Columba,21 dueña de la casa donde trabaja Matilda: “Tú eres una muchacha decente, Matilda. No lo olvides. Lo único que nosotras tenemos son nuestras buenas costumbres” (Rivera 137). Tanto para 21 El personaje de Columba es interesante en la novela por su constante reforzamiento de los valores
patriarcales. Sin embargo, Columba representa lo opuesto a los ideales porfirianos que pretendían mantener a la mujer en su pequeño mundo doméstico para así convertirse en el ángel guardián del hogar que tanto idealizaba Porfirio Díaz (French 553). Columba al ser una mujer con un nivel alto de educación, su profesión de doctora la ha restringido de formar una familia. La falta de marido e hijos es importante puesto que confirma la idea de que la mujer intelectual solamente puede elegir entre intelecto o maternidad, reafirmando a la vez su imagen abyecta al no ejercer su responsabilidad cívica que es el procrear. Lo más significativo de este personaje femenino es su determinación por conservar comportamientos recatados que le dan sentido existencial: Las prostitutas que atiende en el hospital Morelos le provocan asco. Al examinar sus rostros ajados por el vicio y abrir sus sexos infectados de bubas y chancros lo único que Columba puede ver es su piel lozana y perfecta, el inmaculado color rosa de sus propio sexo. La doctora Rivera necesita a sus pacientes tanto como ellas requieren de sus cuidados. Columba sólo puede confirmar el valor de su propia vida frente a la infección de los otros cuerpos. La sífilis siempre acaba por darle la razón (Rivera 137). Columba necesita de prostitutas para reafirma la importancia de su abstinencia sexual. La doctora Rivera justifica a través de la presencia de la prostituta su falta de apropiación corporal que la limita a reconocerse como sujeto provocando que base su existencia y su valor social en su conducta recatada. La sífilis para Columba confirmaba el valor de su recato ya que la sociedad porfiriana relacionaba la moral con la salud.
50
Matilda como para los distintos personajes femeninos el valor social se determina a través de su actuación pública. Históricamente y en particular durante el régimen porfiriano, el papel principal de la mujer en la sociedad ha sido la difusión de los valores patriarcales. Matilda es constantemente advertida del peligro que representa la pérdida de estos valores en la sociedad. Sin embargo, la identidad de Matilda como mujer “decente” logra ser destituida en el momento en que decide exhibir un comportamiento transgresivo al tener relaciones sexuales: “Matilda, olvidando los consejos de Columba, se desteje las trenzas y se desabotona la blusa. El cuerpo de Cástulo está impregnado del olor al tabaco que le dejan sus doce horas frente a las máquinas de la fábrica[…]” (Rivera 148). Mediante su apetito sexual, Matilda logra apropiarse de su cuerpo disponiendo por primera vez de él, sin embargo provoca su devaluación en la sociedad. El momento de su entrega es decisivo de un reconocimiento, Matilda complace sus deseos sexuales al identificarse como sujeto, esto se manifiesta en el uso nuevamente de sus trenzas. Cabe mencionar que en el momento en el que Matilda decide apropiarse de su sexualidad abandona toda identidad acogida, esto se ilustra nuevamente en función al cabello. El cabello suelto simboliza su acto de rebeldía en contra del poder patriarcal que la subyuga. Antes de su ingreso a la capital, Matilda asumía su subjetividad, pero en el instante en que el dictamen masculino rige su vida se enfrenta a una crisis. Es así como la conducta transgresiva obliga a Matilda a huir de su hogar a causa de que su recién adquirida identidad no encaja con la impuesta por su tío. No obstante, al abandonar su hogar, Matilda decide también despojarse de toda identidad; “Frente 51
al espejo de su cuarto, Matilda cortó su trenzas en dos” (155). Esta escena es particularmente importante dado que al cortar sus trenzas en dos, el personaje femenino se deshace de su dualidad de mujer de pueblo y decente, para ir en busca de una singularidad que no podrá obtener a consecuencia de su quebrantamiento del orden establecido. Matilda debe ser sancionada puesto que a la mujer no le es permitido reconocer sus deseos ni apropiarse de su cuerpo ya que posibilita el surgimiento de una conciencia propia. Según subraya Debra Castillo, la mujer que tiene comportamientos transgresivos se le denota loose woman por estar en contra de toda identidad establecida, lo cual representa una amenaza para el poder patriarcal: “The loose woman poses a threat to society, if she has sex for pleasure it violates both stereotypical categories of women: decent women indifferent to sex and that of a prostitute who accepts money for an unpleasant service” (15). En el período del dictamen de Porfirio Díaz la figura de la prostituta constituía la noción de loose woman por representar un cuerpo lascivo y enfermo. Sin embargo, la dificultad del apropiamiento del deseo femenino es mencionada por Octavio Paz, quien asegura que la mujer mexicana que logra apropiarse de su cuerpo y de su voluntad se traiciona a sí misma (110). Según Paz, la construcción de la mujer en la sociedad mexicana se crea a la complacencia y el designio del hombre, lo cual imposibilita el reconocimiento de la mujer como sujeto. Por consiguiente, el reconocimiento de Matilda como individuo, la convierte en un ser abyecto por no encajar dentro de los arquetipos impuestos en la sociedad.22 Esta
22 La razón por la que Matilda no encaja con los arquetipos impuestos en la sociedad mexicana es
porque el personaje femenino tiene sexo por primera vez por placer sin recibir ninguna recompensa monetaria. En México solamente se permite que la figura de la prostituta tenga sexo por placer dado
52
recién adquirida subjetividad será pronto destituida por un sentido de pérdida, lo cual causa que adopte distintas identidades que posibilitan su sobrevivencia. Matilda, al verse despojada de todo decide trabajar en una fábrica para posteriormente ejercer como prostituta. Matilda adopta la identidad de diablesa en el prostíbulo la Modernidad, en donde su conflicto de identidad predomina al tener que establecer una identidad que complazca el deseo del hombre23: “La historia los dejaba convencidos de que fornicar había sido en realidad una obra de caridad. Así, tanto los hombres como sus rameras salvaban, por partes iguales, la moral” (Rivera 168). Matilda Burgos constantemente modifica su identidad para complacer a la figura masculina, ella decide adoptar una historia trágica de su vida para que el hombre se sienta complacido de tener relaciones sexuales con una mujer débil e inferior que confirme su hombría. Asimismo, este personaje trata de la pérdida de su virginidad como un engaño y no como una entrega voluntaria por parte de ella para que la figura masculina se sienta en control de su cuerpo. Ahora bien, la necesidad de la presencia masculina en la vida de la mujer se demuestra a través de la narración Ester, la mujer con la que reside Matilda desde su abandono de su hogar, reconoce la importancia del hombre en la sociedad, haciendo de él una figura indispensable: “Necesitas un hombre, Matilda, alguien que que hay una gratificación de por medio. Lo cual, coloca a Matilda fuera de la dicotomía virgen-‐puta para hacer de ella un ser abyecto. 23 El nombre del prostíbulo en la novela: la Modernidad, muestra las consecuencias que trajo consigo la modernización del país. Recordemos que durante este período hubo un expansionismo americano, particularmente de empresas de petróleo, forzando la emigración de muchas personas, en especial mujeres a la ciudad. El personaje de Matilda representa a esas mujeres que abandonaron sus pueblos para ir en busca de un porvenir. Muchas de estas mujeres terminaron ejerciendo la prostitución. El prostíbulo: la Modernidad, contrasta la ideología porfiriana con la realidad del país. El gobierno de Díaz creía que el lenocinio representaba un peligro para el avance del país, sin embargo, la modernización provocó que mujeres entraran en el mercado del consumo al entregar sus cuerpos como mercancías.
53
cuide de ti. No puedes andar por la vida así, sola, tú y tu alma como huérfana” (Rivera 167). La condición de subalternidad que padecen los personajes femeninos provoca que exista la necesidad de la presencia del hombre para sobrevivir, sin él la mujer se convierte en un objeto violable, como ocurre con Matilda al ser ingresada a la Castañeda con motivo de su rechazo por complacer demandas sexuales.24 En la Castañeda, la identidad de Matilda se modifica nuevamente para adoptar una imagen de loca. La locura como característica de la melancolía puede verse también como una manifestación en contra de su castración política como lo postula Kanost: “Insanity is a way in which people, particular women protest and subvert oppressive social norms” (312). Kanost señala la locura como vehículo que permite a la mujer rebelarse en contra de las normas que la subyugan. Hay que recordar asimismo que a través de la historia la locura ha prevalecido como característica de la melancolía, para Bartra la palabra melancolía es sinónimo de locura como lo presenta en su artículo “Doce historias de Melancolía en la nueva España.” Bartra indica que el uso del concepto de la melancolía comienza desde el período colonial en México para identificar a los individuos que osaban transgredir los cánones establecidos. Según Bartra, la melancolía está estrechamente relacionada con la cultura y su pérdida de valores; “la melancolía podía desequilibrar a quienes traspasaban fronteras prohibidas, invadían espacios pecaminosos y alimentaban deseos peligrosos” (Cultura y Melancolía, Bartra 31). El
24 Cabe mencionar que el ingreso de Matilda en la Castañeda demuestra la ideología porfiriana que
representaba a la prostituta con una inferioridad psicológica. Su extensa estancia en el hospital general, a pesar de no demostrar ningún trastorno metal, es a causa de esta supuesta inferioridad mental que se asociaba con la imagen de la prostituta.
54
concepto de melancolía, según Bartra, se comienza a utilizar a partir del período colonial en México para definir “lo anormal.” Con su ingreso en el manicomio general, Matilda subvierte las normas opresivas a través de su excesivo uso del habla y su escritura como lo demuestra su diagnóstico médico que confirma su imagen de loca/melancólica: Los doctores hablan de ella y, al hacerlo, terminan irremediablemente sonriendo, a veces con sorna, otras con irritación. Matilda no tiene remedio. Habla demasiado. Cuenta historias desproporcionadas. Escribe. Escribe cartas. Escribe a despachos diplomáticos[…] (Rivera 25). Mediante su locura Matilda altera el patrón establecido al permitirle expresarse oralmente y por escrito. Históricamente, el lenguaje, así como la escritura han sido atributos principalmente masculinos, mientras que a la mujer se le atribuye el silencio y la locura como características de su género. Lo interesante del personaje de Matilda es que adquiere el lenguaje y la escritura dentro de su posición subalterna; Matilda es un ser silenciado en la sociedad, dentro de este silencio encuentra la locura que le permite adquirir el lenguaje y la escritura. Es así que a través de documentos médicos del hospital general, Cristina Rivera Garza otorga no solamente voz al personaje ficticio, sino que también brinda cierta visibilidad social y política al personaje histórico. Los expedientes médicos son utilizados como parte esencial de la narrativa de Nadie me verá llorar al convertirse en la huella de lo real, es decir, los textos escritos por Modesta, personaje histórico y en la novela por Matilda, personaje ficticio se convierten en un testimonio de una vida real. Matilda a través de sus cartas, atestigua su lucha y su marginalización, lo cual implica una 55
perentoria necesidad de respuesta. De acuerdo a John Beverley, para que un discurso sea considerado testimonio, éste: “has to involve an urgency to communicate, a problem of repression, poverty, subalternity, imprisonment, struggle for survival, and so on” (25). Se puede argumentar que la escritura de Matilda es representante de un testimonio por ser un discurso subalterno que funciona al mismo tiempo como estrategia que cuestiona lo privilegiado en la sociedad patriarcal, como lo es la razón y el orden, lo cual implica una resistencia al dominio masculino. Es importante notar que a pesar de que el relato de Matilda comparte rasgos del género testimonial es ficción. No obstante, a la incorporación de los expedientes oficiales, la escritura de Matilda es una demanda colectiva, debido a que el discurso de la protagonista es representante de todos esos pacientes ingresados en la Castañeda. Es así que estando en la Castañeda Matilda reflexiona en cómo es que una persona se convierte en loca, para lo que responde: “A su lado, no hay nadie que lamente lo que ha sido, lo que es” (Rivera 248). La protagonista exhibe el perpetuo conflicto de identidad, para ella la locura significa a su vez una distorsión de la realidad que evita el reconocimiento de una vida de descontento y de marginalidad. Matilda, con todo, parece adoptar o asumir esta identidad de loca que le permite expresarse y comportarse fuera de los límites que definen la razón y el orden, en otras palabras, su locura le ha dado sentido y voz a una vida marcada por la injusticia y el abandono. No obstante, su condición de mujer ha provocado una invisibilidad social y política que la ha convertido en una víctima del poder fálico: “Las miradas masculinas la han perseguido toda la vida. Con deseo o con 56
exhaustividad, animados por la lujuria o por el afán científico, los ojos de los hombres la han visto, medido y evaluado su cuerpo primero y después su mente, hasta el hartazgo” (234). Este conflicto de identidad no permite que Matilda se reconozca como sujeto, lo cual es indicativo de esa castración política que provoca sentimientos de pérdida. Al concluir la narración se incorpora un fragmento escrito por Matilda Burgos en el que indica: “Déjenme descansar en paz” (Rivera 249). Hasta en su propia muerte, no deja de ser concebida como un proyecto de la figura masculina dado que la mirada del hombre continúa examinando y regulando su cuerpo y su mente a través de la novela, la cual está estructurada de modo que facilita su observación. Estructura y lenguaje fragmentado La estructura fragmentada de la novela admite conceptualizar el sujeto femenino a través de su cuerpo ya que parece ser una historia gráfica cuyo propósito es representar una historia construida a través del lente fotográfico. Mediante el estilo de la narración se emplean distintas voces narrativas o perspectivas que intentan edificar la vida de Matilda. Al no haber una narración lineal es posible incorporar las perspectivas de varios personajes, como ocurre con Joaquín Buitrago, quien se convierte en otra figura literaria que intenta hacer de Matilda el ideal femenino de la figura masculina. Buitrago se obsesiona por conocer el pasado de Matilda y modifica la historia de su ingreso a la capital para complacer sus deseos: “Con ademanes discretos, intentando evitar que ella sintiera vergüenza, el hombre de tez blanca y nariz aguileña le estaba ofreciendo su pañuelo blanco. 57
Matilda lo aceptó. En una de las esquinas pudo ver las iniciales J.B. bordadas con hilo café” (Rivera 50). El uso de las iniciales en el pañuelo expone la manera en la que Buitrago se inserta en la narrativa revelando no solamente su interpretación de ese momento, sino también la validez que se le otorga al poder complacer las expectativas masculinas. Al complacer el deseo del hombre reafirma los valores patriarcales que edifican la imagen de la mujer como un ser débil e inferior. Buitrago a través de su descripción del primer encuentro con Matilda, utiliza atributos considerados “femeninos” para describir su comportamiento recatado y su timidez subrayando de esta manera la diferencia de género y la formación dominante de éste en la sociedad porfiriana. La mujer “decente” en la era de Porfirio Díaz estaba caracterizada por su comportamiento recatado y su excesiva muestra de timidez; Buitrago impone estos atributos para construir la imagen de Matilda a su complacencia. Este fotógrafo utiliza su mirada masculina para recrear la llegada de Matilda edificando no únicamente la imagen de ella como un ser vulnerable, sino también la suya como “hombre decente.”25 Ahora bien, la mirada masculina de Buitrago se reafirma aun más con su profesión de fotógrafo, lo cual le permite literalmente construir imágenes e identidades como lo hace con Matilda. A criterio de John Mraz la función del fotógrafo es: “[construir mensajes] compuestos por las decisiones hechas durante el acto fotográfico[...] además de las alteraciones posteriores al negativo original...” (1). Dentro de su profesión de fotógrafo, Buitrago 25 La importancia de la edificación de la imagen de Joaquín Buitrago suscita a consecuencia de que a
pesar de que es un ser privilegiado en la sociedad mexicana por ser hombre y por provenir de una familia de dinero, su adicción a la morfina ha provocado que ocupe un espacio subalterno perteneciente a la mujer.
58
necesita modificar la fotografía así como requiere alterar la historia de Matilda. Buitrago practica el ejercicio placentero de la observación para cosificar a la figura femenina. Hay que destacar que aunque Buitrago no es representante de los ideales patriarcales por su adicción a la morfina que hace de él un ser débil moral y físicamente; su adicción es desconocida por los demás permitiéndole así conservar su profesión de fotógrafo y por consiguiente, le admite construir identidades a través del lente de su cámara. Como mencioné anteriormente la intervención de Buitrago se exhibe a través del uso de las iniciales J.B: “Una sombra baja de lo lejos y le ofrece, a través del tiempo, un pañuelo blanco, inmaculado. J.B.” (74). La inclusión de Buitrago es axiomática en este fragmento, no solamente el texto está escrito en letra cursiva, sino que no prosigue el orden ni el estilo narrativo establecido. Buitrago aparece como una figura omnipresente en torno a la edificación de la vida de Matilda. Hay que tener en cuenta que previo a la intervención de Joaquín Buitrago se relata el motivo por el cual Matilda decide no volver a llorar: “La soledad por primera vez, la tomó de las manos y le dio un cariz de fingido valor a su rostro. Nadie la vería llorar. Se mordió los labios. Reteniendo el llanto[…] (Rivera 74). Este episodio de su niñez en Papantla confirma la imagen anacrónica de Buitrago en la narración, reafirmando a su vez la figura de Matilda como un proyecto masculino. Es evidente la imposibilidad que existe por parte de Buitrago de presenciar lo sucedido. Asimismo, lo significativo de esta escena es la resistencia por parte del personaje femenino de llorar, lo cual manifiesta su rebeldía en contra del orden patriarcal. Esto se exhibe desde el inicio de la narrativa, incluso desde el título mismo de la novela, al parecer la novela es 59
representante del cuerpo de Matilda que resiste ser un proyecto de la mirada de su lector. Retomando el tema de la inserción de Buitrago, su presencia en momentos decisivos de la narración es utilizada para ilustrar su deseo por observar a una Matilda débil y frágil que parte de su perspectiva masculina como se manifiesta ante su obsesión por convertirse en su marido: Quiere que Matilda se vuelva dócil y flexible como un bejuco. Joaquín quiere transformarse en un pichoco, un cocuite, para que el tallo de Matilda se enrede alrededor de su tronco y no se marchite. Joaquín quiere ser el esposo de la vainilla (Rivera 81). Al querer Joaquín complacer su deseo construye a una Matilda que necesita de la presencia del hombre, Buitrago quiere crear en ella un ser dependiente que se nutra con su presencia. Su fascinación por Matilda parece ser el resultado de su falta de interés por él; Matilda se ha convertido en un ser estoico o mejor dicho ha creado en ella un hermetismo que causa que nada la haga llorar: “En veintiocho años ningún suceso la perturba y nada la hace llorar. Con el tiempo ha aprendido a reírse de todo” (Rivera 243). En varias ocasiones en la obra se menciona a Matilda llorando y haciendo la misma promesa; de nadie me verá llorar, en todas estas ocurrencias existe una intervención de Buitrago.26
26 Cabe mencionar que Joaquín Buitrago admite su gran deseo por observar su historia y la de
Matilda juntas otorgando otro posible motivo de su constante intervención en la narrativa.
60
“¿Cómo se convierte uno en fotógrafo de locos?” es la pregunta inicial de la obra, interrogación realizada por Matilda hacia Buitrago. La obsesión del fotógrafo Buitrago comienza en el momento en el que Matilda se convierte en el sujeto fotográfico de él. Buitrago reconoce a Matilda a través de esta pregunta, que le recuerda al mismo sujeto fotográfico que años anteriores le hizo la misma interrogación con excepción que en ese momento era fotógrafo de meretrices modificando así la pregunta; ¿Cómo se convierte uno en fotógrafo de putas? Matilda como sujeto fotográfico representa la función del fotógrafo cuyo propósito era construir y fijar su identidad de prostituta y seguidamente de loca. La función de la fotografía en el México porfiriano tomó un papel significativo en la identificación y el control de personae non gratae en la sociedad. La fotografía pretendía ser un sistema de registro que intentaba capturar el rostro y la esencia de la demencia, la prostitución y la delincuencia. En la Castañeda, la fotografía fue utilizada para identificar al sujeto demente. En los expedientes del manicomio general no solamente se incorporaban diagnósticos médicos y escritos personales de los internos, sino también retratos de ellos (La Castañeda 40). La obsesión de clasificar e identificar lo no deseado, lo anormal por parte del gobierno de Díaz provocó a través del tiempo la fabricación del sujeto fotográfico. El fotógrafo y en ocasiones el mismo sujeto manipulaba su aspecto para mantener la misma identidad que precisará la noción de la prostitución, la locura y la delincuencia (La Castañeda 208). La cámara fotográfica se convirtió en el medio que permitía capturar identidades precisas y detalladas de personas no apetecidas en la sociedad en particular para identificar a mujeres que a través de su conducta 61
transgresiva representaban un supuesto peligro en la conservación de la salud y el orden social ya que la fotografía se utilizaba: “en el control de las mujeres de la calle como una forma de identikit sanitario y policial, también servía para llevar el control de los manicomios” (Ruffinelli 35). Lo interesante de Matilda como sujeto fotográfico es que al convertirse en él somete su cuerpo y su rostro a la mirada masculina. Pero, en este proceso de observación Matilda rompe con las convenciones que define el sujeto fotográfico al interrogar a su espectador: , le había preguntado. Joaquín, desacostumbrado a oír la voz de los sujetos que fotografiaba, pensó que se trataba del murmullo de su propia conciencia. Ahí, frente a él, sentada sobre el banquillo de locos, vistiendo un uniforme azul, la mujer que debería haber estado inmóvil y asustada, con los ojos perdidos y una hilerilla de baba cayendo por la comisura de los labios, se comportaba en cambio con la socarronería y altivez de una señorial de alcurnia posando para su primera tarjeta de visita27 (Rivera 13). Matilda ante su pregunta trastorna su identidad de loca al no comportarse como tal, lo cual expresa su oposición hacia identidades fijas que pretenden ser representantes de la persona. Matilda toma control como sujeto de fotografía y decide presentar una imagen que sea de su complacencia y no del agrado de la 27
Las tarjetas de visita a las que Buitrago hace referencia en esta cita, eran retratos de personas con un estatus importante particularmente pertenecientes a la elite porfiriana. Estas personas posaban bajo el lente de la cámara para confirmar su estatus privilegiado en la sociedad y sobre todo para identificar su superioridad racial. Las tarjetas de visita al igual que los retratos de los dementes, las meretrices y los delincuentes eran utilizados para fijar la identidad (La Castañeda 210 ).
62
mirada detrás de la cámara. Sin embargo, a pesar de que Matilda irrumpe con el orden de lo que constituye el sujeto fotográfico no deja de ser concebida como un proyecto masculino debido a que a través de su retrato su rostro, al igual que su cuerpo, ha quedado impreso para ser observado y examinado por el hombre que determinará su identidad, como por ejemplo con el personaje de Eduardo Oligochea, psiquiatra principal de la Castañeda, quien es responsable de examinar su cuerpo y su mente a través de su expediente médico. En el texto de la novela, Matilda se convierte en el espécimen de lo no deseado, su fotografía le dio cara a la falta de moral (prostitución) para posteriormente otorgarle aspecto a la ausencia de la razón (la locura). Con respecto a la estructura de la obra, permite la incorporación de distintos diálogos en particular históricos. A través de la narrativa Cristina Rivera Garza añade fichas médicas oficiales de pacientes que pertenecieron a la Castañeda para así otorgar voz a los silenciados. La incorporación de dichos documentos es distinguida en la obra por el uso de distintas letras que separan el discurso histórico del ficticio. La manera en la que se introduce el capítulo que contiene la mayoría de los documentos oficiales es con una cita de Nathaniel Lee: “They called me mad, and I called them mad, and damn them, they outvoted me” (Rivera 85). Esta cita es otro ejemplo de la condición subalterna de los personajes femeninos en la novela de Rivera Garza, en particular de Matilda. La autora elige esta cita para ilustrar la falta de poder político y social que subsiste en la sociedad patriarcal al exhibir la falta de apropiación del personaje femenino dado que el pronombre them representa el 63
patriarcado que ha construido su imagen de loca a pesar de presumir ser lo contrario. Esta cita se entiende aun mejor con la declaración de Matilda: “Pero yo estoy loca, Joaquín no me crea. No me crea nada” (66). Asimismo, la crítica de la escritora mexicana es evidente si se toma en cuenta a Foucault, quien argumenta que el concepto de locura parte del razonamiento occidental, por lo tanto desacredita su validez. Cabe observar que los documentos oficiales de mujeres ingresadas en la Castañeda comparten una característica en común y es su comportamiento inaceptable en la sociedad mexicana. Ninguna de las mujeres que reside en la Castañeda aparenta tener un problema mental. De acuerdo al diagnóstico de varias de las fichas oficiales estas mujeres padecen de un “trastorno moral,” y su imagen de locas es determinante de su comportamiento, que está en contra del status quo que reafirma la idea de la locura/melancolía como manifestación de su condición subalterna. La novela incluye fichas médicas de pacientes como Roma Camarena, quien manifiesta una excesiva excitación a la presencia del sexo contrario; Lucrecia Díaz de Sollano, después de tener varios abortos y mostrar su gusto por el alcohol fue diagnosticada con un caso de histeria, Imelda Salazar, por su rápido desarrollo y su precoz infancia incompleta en la pubertad sufre de demencia con psicastenia (Rivera 88). Todas estas mujeres presentan casos de locura moral por no encajar en la ideología porfiriana del momento. La categoría de trastorno moral surge por primera vez en el campo de la psicología en 1910, siendo el género femenino predominante en este diagnóstico. Según el médico inglés, James Richard, los pacientes calificados con esta deficiencia 64
tenían la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pero no eran capaces de controlar sus impulsos. La locura moral en la mujer, categoría adoptada por médicos del hospital general durante la era porfiriana, correspondía a individuos que no se ajustaban a los modelos domésticos (La Castañeda 138). Cualquier muestra de comportamiento excesivo era considerada una señal adicional del desequilibrio mental del paciente. En los diagnósticos de trastorno moral de mujeres ingresadas en la Castañeda predominan prácticas excesivas como religiosas, de excitación sexual, de trabajo, del habla, entre otras. El sexo estaba directamente vinculado con la locura durante este período, por ejemplo, en el estudio histórico realizado por Cristina Rivera Garza la paciente Luz D., ingresada en el manicomio general, demuestra tener una excitación maniática, según lo presenta su expediente médico. Su enfermedad mental parece estar arraigada a sus prácticas sexuales. En los documentos oficiales de la Castañeda se añade una descripción de síntomas e historias personales por parte del mismo interno con el propósito de facilitar el entendimiento del problema que padecía. Luz D. dentro del relato de su vida presenta una posible explicación a su incontrolable pasión que ocurre por culpa de su marido, quien decide traer a otra mujer a su hogar. Ante este suceso la interna describe cómo nunca vuelve a tener relaciones sexuales obligándola a beber nuevamente y provocando sus “dolores morales.” La persona responsable de su diagnóstico, el Dr. Torres, determinó que la paciente tenía un problema de histeria (Cristina Rivera Garza en The Famous 41 281), y por consiguiente, no padecía de falta de moral , sino que en sus lapsos de histeria sus principios desaparecían.28 La 28 La teoría de la histeria es: “the relation of the presentation of unspeakable desire to the
65
histeria como padecimiento femenino es interesante ya que el diagnóstico de Luz D. se basa en el origen de la palabra griega uotepa, útero. El Dr. Torres estableció que la interna, Luz D. padecía de un caso de histeria por el dolor que tenía en uno de sus ovarios. Su padecimiento se relaciona a su inferioridad biológica vinculándola con su sexualidad, en el México porfiriano un útero y un sexo saludable eran el reflejo mismo del cerebro de la mujer: “los ovarios y el útero son centros de acción que reflejan el cerebro de las mujeres. Éstos pueden determinar temibles enfermedades y pasiones hasta ahora desconocidas” (La Castañeda 135). Ahora bien, el hombre que presentaba un trastorno mental era usualmente descrito con adjetivos pertenecientes al género femenino. Su condición mental asociaba su imagen con la mujer provocando la feminización de su persona. El hombre que no demostraba estar bien de sus facultades mentales no representaba los ideales porfirianos que definían al hombre a través de la razón y el orden, lo cual provoca su degradación en la sociedad al ser feminizado.
La Castañeda se inaugura en el año 1910 con el propósito de acoger
individuos que no compartían los valores de la clase dominante, personas cuyos comportamientos representaban una amenaza para el proyecto de una nación moderna. A la inauguración del hospital general, 350 hombres y 429 mujeres fueron ingresados, el número de pacientes aumentó drásticamente durante la Revolución
representation of complex and sometimes necessarily obscure ideas” (Mernad 7). A través de esta definición uno podría pensar que los personajes femeninos no solamente son melancólicos, sino también histéricos dado que ese unspeakable desire y esas obscure ideas las relaciono con su falta de reconocimiento en la sociedad. Recordemos que la histeria es un padecimiento particularmente femenino aunque existen escasos casos de histeria masculina por llamarlo así.
66
mexicana y la posrevolución. Los primeros pacientes en ingresar la Castañeda pertenecían a dos importantes manicomios establecidos durante el período colonial; el hospital San Hipólito y el hospital Divino Salvador, exclusivo para mujeres (Calderón 37). Las instalaciones de la Castañeda prometían no solamente acoger entes que amenazaban el orden social, sino también representaban una manera nueva de explorar patologías psiquiátricas considerando que en décadas anteriores existía poco interés por socorrer a enfermos mentales dado que el concepto de “loco”: “(se utilizaba) para identificar al individuo que sólo molesta y estorba en la comunidad, por lo que es preferible aislarlo incluso en condiciones infrahumanas, mantenerlo mal comido, mal vestido y con una cama pésima para dormir, ya que no merece más” (Calderón 40). Los diagnósticos médicos al trascurrir del tiempo fueron modificados, los primeros internos de la Castañeda eran comúnmente diagnosticados con epilepsia por su muestra de comportamientos amorales, las mujeres padecían de una locura moral. El diagnóstico médico en el hospital general era clasificado por causas que determinaban el padecimiento del enfermo, el cuadro de clasificación adoptado por el hospital general parte del psiquiatra italiano Tansi29(Calderón 56).
29 La clasificación de Tansi para determinar el padecimiento de los ingresados en los manicomios se
basaba en causas que determinaban sufrimientos. La Castañeda utiliza el siguiente cuadro para clasificar las enfermedades mentales: Causa: envenenamiento/ Padecimiento: alcoholismo y morfinismo; Causa: Autointoxicaciones/ Padecimiento: cretinismo y bocio; Causa: encefalopatías/ Padecimiento: parálisis general progresiva y demencia senil; Causa: psicosis afectiva/ Padecimiento: manía, melancolía y psicosis circular; Causa: Neurosis constitucionales/Padecimiento: Histeria y epilepsia; Causa: demencia precoz/ Padecimiento: de forma heberfrénetica, catatónica y paranoide; Trastorno degenerativos/ Padecimiento: perversión del instinto sexual e imbecilidad hereditaria (Calderón 56).
67
Al parecer, la transformación del diagnostico médico junto con la modificación del uso de cierto lenguaje ocurre a la transición de cada período histórico que imponía una manera distinta de observar y explorar patologías. En Histoire de la folie a l’age classique Foucault defiende la idea de que la locura debe ser vista como una “construcción socialmente variable” es decir, existen variables tanto sociales como culturales que han incidido históricamente en lo que se entiende por locura (15). Como hemos discutido previamente, en el México porfiriano todo comportamiento que no conformara el status quo corría el peligro de reclusión. No es en vano que la Castañeda obtuvo la reputación de ser el sitio de castigo y cuyo propósito era: “corregir aquéllos cuyos parámetros rompían la normalidad” (“La locura se topa con el manicomio. Una historia por contar” Sacristán 37). Los manicomios, al igual que las cárceles a juicio de Foucault, constituyen heterotopías, espacios donde residen comportamientos anormales que tienen como propósito rehabilitar y en ocasiones castigar. Estos espacios denominados heterotopías hacen posible la existencia de un espacio utópico que reafirma lo que se considera “ideal”: “[heterotopias] represent undesirable bodies that make the utopia possible.” La utopía no es un espacio real sino representa una idea o una visión perfecta de la sociedad. El régimen porfiriano requería de estas heterotopías para poder construir una sociedad moderna. “Other Spaces”(1967) de Foucault clasifica las distintas heterotopías existentes en la sociedad. Heterotopias of crisis; representan espacios ocupados por individuos en un estado de crisis como adolecentes, mujeres menstruando, mujeres embarazadas, ancianos, entre otros. A criterio de Foucault este tipo de heterotopías ha desaparecido para ser remplazada por heterotopias of deviation; espacios 68
designados a personas que no reúnen los requerimientos de la norma, lo cual provoca su confinamiento en hospitales psiquiátricos, hospitales generales, prisiones y asilos. Heterotopias of time es la última categoría discutida por Foucault que se caracteriza por su acumulación del tiempo, los museos y las bibliotecas representan este tipo de heterotopías visto que están ocupados por objetos pertenecientes a distintas épocas. Por tanto, el espacio de la Castañeda es un sitio donde rige comportamientos desviados. Por otro lado, el capítulo octavo incorpora documentos oficiales escritos por la verdadera Modesta Burgos origen del personaje ficticio de Matilda. La relevancia e importancia de dichos documentos es la ejemplificación de la condición subalterna de la mujer en la sociedad mexicana de la época. No obstante a que este estudio se centra en el personaje ficticio de Matilda, su semejanza con el personaje histórico valida la conceptualización de la mujer mexicana como un ser inferior en la cultura y la literatura al simular una historia real. A través de la locura como previamente mencioné, Matilda se apropia del lenguaje, privilegio que se le otorga a consecuencia de su visible falta de resonancia que permite que su discurso sea ignorado. Es aquí que la pregunta “Can the Subaltern Speak?”, postulada por Gayatri Spivak, es relevante a este respecto. En efecto, Matilda logra apropiarse del lenguaje y la escritura a través de su identidad de loca, pero esta apropiación no tiene valor social ni político y por lo tanto ella reside en el silencio. Spivak explica que la voz subalterna que es reconocida en la sociedad abandona esa posición de subordinación. En opinión de Spivak el sujeto que parte de esta posición en su discurso debe mantenerse como tal, o sea, un 69
discurso subalterno no es de importancia y es ignorado por los demás para así poder ser identificado de tal manera. Se puede indicar que Matilda, personaje ficticio, parte de esta posición subalterna sin abandonarla. Mientras que Matilda, es decir, Modesta personaje histórico, parece crear un discurso que abandona su estado subalterno produciendo un discurso colectivo, ya que su testimonio es la base principal de la narrativa de la novela que ayuda a recrear y criticar la ideología de ese período con respecto a lo que se consideraba un trastorno mental. El discurso del personaje histórico no es ignorado, sino atendido por el lector mismo. El doble discurso ofrecido por la escritora mexicana, el ficticio y el histórico, hace que el lector se convierta en el ojo examinador y por tanto le otorga el poder para reafirmar la ideología del momento o modificarla, cualquiera que sea el resultado ha creado un reconocimiento de lo sucedido en el período. La escritura fragmentada del personaje histórico revela a su vez la locura como manifestación que subvierte las normas socialmente definidas. En estos documentos, Burgos constantemente denuncia las injusticias de la Castañeda dirigiéndose a la cámara de diputados, al igual que discute temas relevantes a la estabilidad económica y política del país. Ambas Modesta y Matilda, rompen nuevamente con el patrón establecido al interesarse por cuestiones supuestamente de interés masculino. Sin embargo, sus denuncias y sus preocupaciones de carácter político son ignoradas dado que su identidad de loca les permite hacer estas denuncias sin contar con una audiencia. El discurso de Matilda, personaje ficticio, no logra tener trascendencia por ser un discurso subalterno, a pesar de su apropiación
70
de la escritura. Como lo explica Sandra Lorezano, la escritura es un refugio que ha permitido a la mujer apropiarse de su cuerpo explorando distintas alternativas: Escribir ha sido un modo de buscar un lugar diferente de aquel que nos fue asignado una manera de bautizar las infinitas posibilidades del deseo, un camino para inventarnos lejos de catálogos establecidos[…] La escritura nos ha ayudado a saber quiénes somos, o, mejor dicho, nos ha ayudado a saber que no somos de una sola forma, que no somos una esencia inamovible[…] (qtd. en Lamas 352). Matilda, a través de su discurso procura construir su subjetividad manifestando al mismo tiempo su resistencia política. En las cartas anexas a los diagnósticos médicos del hospital general, Matilda se reconoce como sujeto en su propio derecho. La mayoría de las cartas identifican su autoridad narrativa al comienzo de su escritura, declarando: “Yo, Matilda Burgos L.” en algunas instancias son firmadas con su nombre “Matilda Burgos L.” o con las iniciales “MBL” haciendo de su discurso un testimonio de un momento histórico determinado. Es importante añadir que el proceso de su escritura testimonial, por compartir rasgos de este género, no solamente funciona como testigo de una realidad, sino también como un proceso de construcción del sujeto dado que: “Testimonial writing is first and foremost an act, a tactic by means of which people engage in the process of self constitution and survival” (Gugelberger 46). En contraste con el personaje histórico, Matilda, personaje ficticio, a través de su escritura tipo testimonial, le permite reconocerse a sí misma por su apropiación de la voz autorial, manifestando a su vez, la locura
71
como medio de manifestación en contra de su castración política que le consiente la aceptación de su persona. Por otra parte, a pesar de que el personaje ficticio de Matilda muestra un excesivo uso del habla reside en el silencio, como se muestra en la narrativa: “Matilda siempre creará silencio a su alrededor” (Rivera 26). Matilda produce silencio puesto que ha aprendido a vivir en él, desde su estancia con su tío, el silencio ha regido su vida: “La educación de Matilda empieza así, en el silencio. Hay ruidos de tendederos chocando detrás de servilletas de lino blanco, el leve rechinido de una silla. Matilda, con las manos bajo el mantel, empieza a tronarse los dedos sin darse cuenta” (116). La figura masculina impone en Matilda un silencio perpetuo, comenzando con su tío Marcos para posteriormente reafirmarse en su matrimonio con el extranjero. Matilda reside en la afonía ya que representa la nada en la sociedad, consecuentemente su vida concluye dentro de un manicomio, espacio donde reside un lenguaje fragmentado e ilógico que resulta en silencio. Esta fragmentación tanto del lenguaje como de la estructura de la obra demuestra la constitución de la locura en la sociedad patriarcal. Toril Moi sostiene que un discurso fragmentado es representante de la mujer debido a que: “masculine mentality privileges reason, unity, and order while silencing irrationality, chaos, and fragmentation, which femininity symbolizes” (qtd. en Carlsen 30). Matilda adopta la identidad de loca/melancólica que le admite asimismo cuestionar los moldes femeninos establecidos en México. 72
Decodificación de género Al examinar la identidad melancólica de Matilda producto de su posición secundaria en la sociedad se cuestiona la imposición de modelos femeninos que han contribuido a este sentido de pérdida que habita en la mujer. En algunas ocasiones, Matilda pareciera tomar control de su vida, en estos pronunciados momentos su reconocimiento como sujeto se identifica primeramente a través del acto sexual. Se puede argüir que con este gesto Rivera Garza propone una escapatoria a la condición melancólica de la mujer mexicana, la cual se obtiene mediante la reconfiguración de la noción de género. El concepto de género ha sido adoptado particularmente por feministas anglosajonas y francesas como categoría de análisis que facilita la comprensión de la diferencia que existe entre construcciones sociales y construcciones biológicas; sin embargo, ha sido un término un tanto problemático dentro del feminismo latinoamericano. Varias de las oposiciones que hay en contra del uso de esta categoría se debe a que diversas mujeres piensan que este término es representante de la clase media. Asimismo, una de las tensiones vigentes acerca de este concepto proviene de escritoras que rechazan la idea de género dentro de la escritura, ya que devalúa su trabajo al categorizarse como “femenino.” Nelly Richard cuestiona la posibilidad de que exista género en la escritura, concluyendo que la diferencia sexual no implica que haya escritura femenina o masculina: “there is only bad and good literature and writing does not have a gender” (24). Por su parte, Emily Hind describe la escritura de mujeres usando el término boob literature que para ella es sinónimo de fracaso. Hind utiliza el sustantivo boob
73
por su variada pero precisa denotación en cuanto a la concepción de la literatura por mujeres: The multiple connotations of the word “boob” move from those with weak minds to a visible characteristic of women’s body. This slide illustrates the metonymic threat of having breasts: a person with boobs is always at risk of becoming one. […] Not only does Mexican Spanish include reference to the “boob,” but Mexican slang also includes the pun on weak minds/women’s bodies: in Spanish teta is a tit or a teat, which people in Mexico City occasionally employ in the masculine, teto, to describe an awkward person lacking in social skills, a term that might be roughly translated as ‘nerd’(8). Hind indica a través de la palabra boob el vínculo que hay entre la anatomía y la capacidad mental de la mujer en la sociedad patriarcal. La escritura de la mujer dentro del campo literario es considerada representante de su fisiología, lo cual hace de ella una literatura inferior. Por tanto, la mujer intelectual, la escritora, se ha identificado con arquetipos femeninos como el de Sor Juana Inés de la Cruz y Frida Kahlo por representar a la mujer intelectual que procrea a través del arte. La imagen masculinizada o mejor dicho andrógina de ambos personajes históricos rompe con el sistema binario que constituye la noción de género que marginaliza a la mujer.30
30
Parece ser que en el caso de la mujer intelectual que actúa y presenta características propiamente del género masculino,su escritura deja de ser vinculada a su supuesta inferioridad biológica y por lo tanto a su inferioridad intelectual. Escritoras como Carmen Boullosa y Rosario Castellanos han manifestado a través de declaraciones la importancia de actuar “masculinamente.” Boullosa ha afirmado que a pesar de que le gusta hacer cosas de mujeres, se siente atrapada en su propio cuerpo ya que cree ser más hombre que mujer. Por su parte, Castellanos rechaza cualquier atributo femenino al confesar en una de sus cartas su falta de interés por ir de compras mientras se encontraba en Estados Unidos. En Mujer que habla latín…, Castellanos declara: “Las uñas largas impiden el uso de las manos en el trabajo. Las complicaciones del
74
Judith Butler, teoriza sobre el género como construcción social en Gender Trouble: Feminism and Subversion of Identity (1990), en el cual identifica la identidad de género como la actuación y repetición de comportamientos que han sido consolidados a través del tiempo. Butler explica que el género no es una identidad fija, pero se conserva como tal mediante sanciones y tabús existentes en la sociedad que no permiten que individuos actúen fuera de su género: Performing one’s gender wrong initiates a set of punishment both obvious and indirect, and performing it well provides the reassurance that there is an essentialism of gender identity after all. That this reassurance is so easily displaced by anxiety, that culture so readily punishes or marginalizes those who fail to perform the illusion of gender (Butler 908). Nadie me verá llorar parece proponer la erradicación de la construcción de género en la sociedad como solución a la condición melancólica que abate a los personajes femeninos. El género provoca que la mujer ocupe un espacio secundario en la sociedad. Rivera Garza propone una identidad que está en contra del sistema binario, identidad basada principalmente en la ambigüedad. En distintas partes de la narración existe una propuesta de identidad andrógina, por ejemplo, cuando Matilda se convierte en la Diablesa en el prostíbulo de la Modernidad en donde adopta comportamientos masculinos: “De pantalones peinado y el maquillaje absorben una enorme cantidad de tiempo y, para esplender, exigen un ámbito adecuado” (12). Rosario Castellanos adopta una postura “masculinizada” al demostrar su oposición a lo qué constituye ser mujer o actuar femeninamente, según Emily Hind, Castellanos era considerada “one of the boys” en la cultura mexicana, lo cual provoca su reconocimiento intelectual. Las declaraciones de ambas escritoras mexicanas son relevantes porque reafirman como la identidad de género en la sociedad patriarcal se ha convertido en un medio de marginalización hacia la mujer. Tanto Carmen Boullosa como Rosario Castellanos necesitan desasociar su imagen con esa de su género, como la misma Boullosa opina; existe una dificultad de asociar lo femenino con el arte (Hind 40).
75
oscuros siempre y sin joya o perfume alguno sobre su cuerpo, empezó a tener fama de andrógina” (Rivera 179). La conducta “masculinizada” de Matilda confirma la idea de género como una actuación y repetición de comportamientos.31 Dentro de esta identidad andrógina, Matilda parece poseer toda libertad considerando que no existe categoría que la limite, cualquier comportamiento es permitido. La noción de performance en el sentido teatral es importante en la obra visto que otorga un espacio de resistencia. Este espacio rompe con el orden establecido asemejándose a un carnaval que permite el intercambio de roles creando una confusión de género; para Matilda la Modernidad se convierte en su plataforma donde no existe la noción de una identidad fija.32 La idea de performance implica que un sujeto se represente a sí mismo en la sociedad y quizás no para un público en particular, sin embargo, Matilda necesita de la audiencia de la Modernidad dado que este público acepta este tipo de comportamientos por ser representante de un performance teatral.
31
Hay que destacar que Matilda logra adquirir su identidad andrógina mediante su personificación del Menso. Matilda crea una parodia de la novela de Federico Gamboa, Santa, sin embargo, al transcurrir del tiempo su identidad femenina termina diluyéndose para adoptar una más ambigua. 32 La idea del performance en Latinoamérica se establece a la llegada de los jesuitas al Nuevo Mundo. El teatro se difundió con el propósito de evangelizar e introducir una nueva manera de vivir, ya que los colonizadores no tenían el conocimiento lingüístico apropiado para transmitir nuevas creencias religiosas creando un aprendizaje ocular. El espacio que conforma el teatro no solamente era utilizado para transmitir valores y normas sociales, sino también se convirtió en un sitio de entretenimiento. Dentro del propósito de divertir se comienza a permitir que los hombres en particular utilicen faldas y actúan femeninamente (a la falta de la presencia de la mujer). El teatro al igual que el performance se convirtieron en medios que creaban significados, como ocurre durante el período postrevolucionario en México en donde a través de un performance se transmitía la nueva identidad nacional: “performance was a means of physically and symbolically incorporating the audience into the national framework” (Taylor & Townsend 15). Matilda en su personificación del menso le admite adoptar una identidad de género opuesta a la designada por la sociedad.
76
La propuesta de una identidad andrógina no solamente ocurre a través de la modificación de comportamientos, sino que se sugiere a través de un cambio físico: “Matilda, a quien el frac con que representaba le quedaba bien, decidió cortarse el cabello para parecerse más a su personaje” (Rivera 178). No obstante, al hecho de que Matilda decide cortarse el cabello con el propósito de asemejarse a su personaje masculino hay que destacar que antes de ejercer su profesión de prostituta la función del cabello en la novela ha sido un elemento significativo; el uso de las trenzas y su destitución de ellas por un chongo representa el conflicto y la pérdida de identidad de Matilda.
El corte de su cabello es importante no solamente porque confirma su
ambigüedad identitaria, sino porque da alusión a la figura de Frida Kahlo, personaje histórico que ha sido en ocasiones identificado como andrógino. Su semejanza con Kahlo es interesante puesto que en una de sus obras, titulada “Autorretrato con pelo corto33” en opinión de la historiadora, Margaret Lindaeuer, utiliza el mismo acto de cortarse el cabello como manifestación en contra de la sociedad patriarcal que la subyuga. Algo semejante ocurre en relación a Sor Juana Inés de la Cruz, personaje histórico que es reconocido también por su imagen andrógina. La función del cabello toma un papel importante en el aprendizaje de Sor Juana Inés a causa de que decide cortarse el cabello como castigo a su falta de enseñanza. Su acto de cortarse el
33
“Autorretrato con pelo corto” de Frida Kahlo representa la función de género en la sociedad mexicana. Kahlo decide renunciar a su imagen femenina a consecuencia de su fracaso matrimonial con el muralista, Diego Rivera. En la parte superior del retrato hay una frase de una canción que indica: “Mira que si te quise, fue por el pelo, ahora que estás pelona, ya no te quiero.” Esta frase parte de la perspectiva masculina que reafirma la importancia de la representación de la mujer como un ser femenino. Como el retrato lo indica Kahlo se ha despojado de su identidad femenina para adoptar una masculinizada, y en este sentido se convierte en un ser no deseado en la sociedad. 77
cabello puede interpretarse como una manera de despojarse de su identidad femenina que la ha venido marginalizando. Visiblemente Kahlo, Sor Juana Inés y Matilda rompen con el esquema binario que las define como femeninas. Dentro de esta identidad andrógina, a Matilda le es permitido tener relaciones sexuales con mujeres y hombres, lo cual tiene relevancia a la propuesta de Kristeva en la posible alternativa para eliminar la melancolía en la mujer. De acuerdo a Kristeva, como mencioné anteriormente, la sexualidad de la mujer es característicamente melancólica dado a su inhabilidad de erotizar y rechazar el cuerpo materno. Kristeva propone que la mujer regrese al primer objeto deseado, en este caso es la figura materna, para reconocer su atracción física por el cuerpo femenino, dicho de otra manera, que admita su bisexualidad para sí poder reconocerse. Se puede asimismo argumentar que al mantener Matilda relaciones sexuales con ambos sexos deja de ser definida en términos binarios; su bisexualidad representa el género como una esencia mutable. Sin duda alguna, Matilda a través de su identidad andrógina tiene la posibilidad de adoptar distintos comportamientos que le brindan libertad; ahora bien, esta libertad parece estar restringida a un espacio específico que es el prostíbulo.34 Matilda no parece conservar esta misma identidad fuera de la Modernidad, por lo que confirma la idea de género propuesta por Butler, quien
34
Durante el Porfiriato, las meretrices que se encontraban aventurando a las fueras de los prostíbulos tenían la obligación de vestir y comportarse apropiadamente. Esta ley tenían el propósito de mantener la estabilidad social.
78
utiliza la imagen del travesti para entender que la destitución de identidad de género está limitada a ciertos espacios: The sight of a transvestite on stage can compel pleasure and applause while the sight of the same transvestite on the seat next to us on the bus can compel fear, rage, even violence […] On the Street or in the bus, the act becomes dangerous, if it does, precisely because there are no theatrical conventions to delimit the purely imaginary character of the act, indeed, on the Street or in the bus, there is a no presumption that the act is distinct from reality (907). A través de la figura del travesti, Butler identifica la manera en la que existe un juego y una oscilación de conductas que incluso puede llegar a eliminar la noción de una identidad de género para crear una ambigüedad como ocurre con el caso de Matilda. Sin embargo, esta posibilidad que existe por traspasar o transgredir géneros, se limita a espacios donde no rige ni la norma ni el orden, zonas de tolerancia en donde todo está permitido como lo es un prostíbulo. El espacio del prostíbulo constituye lo que Foucault denomina como heterotopias of deviation que representa: “[spaces in which individuals whose] behaviour is deviant in relation to the required mean or norm are placed. Cases of this are rest homes and psychiatric hospitals and of course prisons[...]”(5). Es importante mencionar que Foucault no incluye los prostíbulos como parte integrante de esta categoría debido a que el individuo que ocupa este espacio tiene la posibilidad de abandonarlo, mientras que la prisión, por ejemplo, es un espacio sin salida. No obstante, el espacio que compone el prostíbulo representa el mismo concepto de heterotopias of deviation dado que el comportamiento que 79
rige en este lugar está en contra de la norma. La Modernidad representa a mujeres independientes que exhiben comportamientos desviados no propios para la modernización del país. Metafóricamente dentro del esquema de la modernidad todo es permitido: “la Modernidad era un lugar lleno de pasillos donde ningún deseo estaba prohibido” (Rivera 234). Los pasillos representan las posibilidades ilimitadas que brinda la modernidad, no solamente sexuales sino de ser. Asimismo, como se ha venido discutiendo la Modernidad es la tarima de Matilda haciendo de ella un espacio carnavalesco. Sin embargo, fuera de estos límites no hay aceptación de un intercambio de comportamientos que cuestione o aposte un peligro en el sistema binario que crea la división de género.
La propuesta de identidad ambigua semejante que presenta la escritora
mexicana se exhibe en distintas ocasiones en la obra, el intercambio de comportamientos o identidades lo demuestra otro personaje masculino, Eduardo Oligochea, psiquiatra principal de la Castañeda, quien recuerda cómo solía jugar con la primera mujer que amó: “Por un momento Eduardo está una vez más frente a Mercedes, jugando de nueva cuenta el juego íntimo de sus palabras: “I am your woman. Yes indeed, Eduardo, you are my woman” (Rivera 52). Eduardo demuestra el intercambio de identidad de género que permite que se convierta en la figura femenina dentro de su relación; se desconoce el motivo por el cual Eduardo reconoce ser la mujer de Mercedes, pero se puede suponer que ocurre ante su conducta feminizada al ser ella quien lo abandona cuestionando su “hombría.” De hecho esta declaración de “I am your woman” por parte de Eduardo y “I am your man” por parte de Mercedes se repite varias veces en la narración, lo cual es 80
interesante no solamente por su reproducción en la obra, sino también porque tal reconocimiento está hecho en inglés. Podemos suponer que Mercedes al afirmar; “I am your man” le brinda la oportunidad de soñar y desear, lo cual parece ser un privilegio masculino: Mercedes quería ser la Florencia Nightingale del Partido Liberal Rojo. Escribir acertijos en inglés. Regresar a Edimburgo y quedarse a vivir para siempre en la torre de un castillo. Ser la primera mujer mexicana en correr, y ganar, los cien metros en una Olimpiada. Emular las aventuras de Rimbaud en el norte de África. Mascar tabaco. Recorrer la muralla china en bicicleta. Tener hijos[...] (Rivera 53). Ante esta declaración Mercedes quiere continuar siendo mujer pero con las mismas oportunidades y el mismo reconocimiento que el hombre en la sociedad. Mercedes se opone a ser definida a través de su género. Lo que es interesante respecto a esta cita es al indicar: “escribir acertijos en inglés” podemos considerar que “I am your man” es un enigma cuya respuesta sugiere una identidad andrógina al declararse hombre pero con atributos femeninos; “tener hijos.” A mi modo de ver la propuesta andrógina por parte de Cristina Rivera Garza en Nadie me verá llorar se reafirma en una de sus más recientes obras; La cresta de Ilión (2002). En esta novela se propone una alternativa a las nociones fijas de identidad que crean la noción de género que limita en particular a la mujer provocando su subalternidad. El personaje literario que aparenta ser hombre es confrontado con la posibilidad de ser mujer. En toda la narrativa se cuestiona el género del doctor incrementando la duda en “él” y en el lector mismo. Hay una 81
declaración en particular del personaje literario que se relaciona al argumento primario de Butler: “there is no gender identity behind the expressions of gender, that identity is performativity constituted by the very “expression” that are said to be its result” (15). El personaje literario al considerar la posibilidad de ser mujer explica: de todo, si por alguna casualidad de la desgracia yo era en realidad una mujer nada cambiaría. No tenía por qué volverme ni más dulce ni más cruel. Y seguí caminando por la playa, pateando piedrecillas, deteniéndome a recoger conchas de cuando en cuando. Ni más serena ni más cercana. Ni más maternal ni más autoritaria. Nada. Todo podría seguir siendo igual (Rivera 100) (Énfasis mío). El énfasis es para subrayar la noción de género como una identidad constituida por expresiones performativas. Para el doctor, la posibilidad de ser mujer no significa que tenga que actuar de acuerdo a su género, o sea, “femeninamente,” esta cita igualmente respalda la idea de género como elección del individuo. Cristina Rivera Garza cuestiona la noción de lo que verdaderamente constituye el ser mujer o el ser hombre. Esta cita parece sugerir que no es ni la anatomía ni la manera de actuar, es lo que el individuo crea en él, como bien menciona Simone de Beauvoir “one is not born a woman, but becomes one.” Butler retoma esta misma idea de become para argumentar el acto performativo que existe, dado que el género no es natural sino una construcción cultural que sin embargo propone ser a su vez una elección. (“Variations on Sex and Gender: Beauvoir, Wittig, and Foucault” Butler 2). Se podría
82
declarar que el personaje principal elige ser reconocido como hombre, manifestando el género como; “One chooses one’s gender.” El cuestionamiento de lo que realmente representa la identidad de género surge en distintas ocasiones en la novela, en particular en el momento en el que el protagonista intenta convencerse a sí mismo de su hombría al hacer contacto físico con su falo. El acto de tocarse sus partes íntimas para comprobar su sexo nuevamente pone en duda lo que realmente constituye la noción de género. Otra pregunta surge en mi intento por descubrir el sexo del protagonista, ¿será el doctor/la doctora un caso de intersexualidad? ¿Será por esta razón que él/la declara que de cualquier manera continuaría actuando masculinamente? Si existiera la posibilidad de una intersexualidad en el protagonista, Cristina Rivera Garza demuestra la falta de aceptación que existe en la sociedad patriarcal ya que solamente reconoce individuos que conforman el sistema binario de identidad de género puesto que es un sistema de dos sexos. La incertidumbre que provoca en el lector al no poder determinar con precisión el sexo del personaje literario, se debe a que no se permite pensar fuera de los límites binarios que constituyen el género. Es por eso que el protagonista debe elegir entre actuar femenina o masculinamente dado que no puede existir ambigüedad en el orden patriarcal. Al final de la obra no se sabe a ciencia cierta si realmente es mujer, prevaleciendo una identidad ambigua que demuestra el género como una construcción ilusoria.35
35 La cresta de Ilión objeta la identidad de género que rige el orden patriarcal. El sexo del personaje
principal es constantemente cuestionado a través de la obra. En distintas partes de la narración la identidad de género es desafiada a través del lenguaje y modos de comportamiento. En opinión de Lilia Mcdowell Carlsen, Cristina Rivera Garza crea distintas alternativas que intentan la deconstrucción de nociones patriarcales que crean identidades tradicionales, identidades basadas en
83
Por tanto, La cresta de Ilión es una obra importante para la interpretación de la propuesta de supresión de género presentada en Nadie me verá llorar, abriendo así una posibilidad de un espacio medio.36 La creación de este espacio permite no actuar convencionalmente; es un lugar en el que se puede adoptar distintos comportamientos oponiéndose a la visión falocéntrica que reconoce solamente dos identidades en la sociedad: la femenina y la masculina. Al crear otra alternativa produce una fluidez de género que admite adoptar distintos comportamientos reconfigurando los paradigmas de género. La obra Sexing The Body de Anne Fausto-‐Sterling también trata el problema que surge al definir individuos a través de nociones como el sexo y el género.37 En
un sistema binario.El lenguaje para Carlsen es una de las principales propuestas de Rivera Garza. Las mujeres en la obra poseen su propio lenguaje, el cual es desconocido por el protagonista. Carlsen argumenta que la creación de un lenguaje distinto al establecido es una manifestación en contra del orden patriarcal (230). Asimismo, el uso del lenguaje narrativo utilizado por la escritora mexicana incrementa la incertidumbre y la ambigüedad en cuanto a la verdadera identidad de género del protagonista. En la narración existe una oscilación en el género de los sustantivos, el doctor en distintas ocasiones es referido como mujer: “Veo que eres una de las incrédulas-‐ murmuró la Verdadera cuando se me empezó a pasar el ataque de risa. El tuteo me molestó. Y más lo hizo el darme cuenta que seguía refiriéndose a mí con el uso del femenino (Rivera 85). El uso del femenino para mencionar al personaje “masculino” no solamente crea incertidumbre en el mismo personaje literario sino también en el lector. 36 La idea de un espacio medio ha sido tratado por psicólogos que intentan identificar el espacio que se encuentra entre dos géneros tradicionales. El artículo “What’s so bad about a boy who wants to wear a dress” de la revista The New York Times trata del problema que surge cuando individuos en particular niños se identifican con su género pero en ocasiones adoptan comportamientos pertenecientes al otro, generando así un espacio medio. Uno de los argumentos principales de este artículo es la importancia que se le da a la noción de género, para Jean Mobas: “people rely on gender to help understand the world, to make order out of chaos.” Sin embargo, este entendimiento del mundo que aparentemente produce esta construcción social se ha convertido en un instrumento que valida la marginalización del individuo. Este artículo considera la posibilidad de crear un espacio medio que permita crear una identidad que sea representante de la persona, igual como lo plantea Cristina Rivera Garza al proponer una identidad ambigua, reconfigurando el concepto de género. 37 Contrario a lo que la mayoría de las feministas han argumentado, Anne Fausto-‐ Sterling afirma que el sexo no es una construcción biológica sino social considerando que el sexo se construye en la sociedad para identificar. Fausto-‐Sterling desarrolla un estudio de personas hermafroditas, individuos que anatómicamente tienen características femeninas y masculinas como un falo y un vagina, demostrando la obsesión por corregir y controlar cuerpos ambiguos que requieren de una reconstrucción de sexo. Los doctores intentan colocar un cuerpo ambiguo dentro del sistema binario: mujer y hombre, es por eso que personas intersexuales son sometidas a distintas y extensas cirugías.
84
opinión de Fausto-‐ Sterling el género al igual que el sexo son construcciones sociales que crean expectativas, individuos que no conforman el sistema binario, como lo son personas intersexuales, son “corregidas” y sancionadas (en el caso de no actuar conforme a su género). Anne Fausto-‐ Sterling comparte una idea similar a la propuesta por Cristina Rivera Garza en cuanto a la eliminación de construcciones sociales que no permiten la aceptación de identidades ambiguas. En una cultura machista como la mexicana las personas, en particular los hombres que exhiben comportamientos femeninos, son sancionados a través de agresiones físicas y verbales ya que su comportamiento denigra su sexo. Esta denigración según Octavio Paz en El laberinto de la soledad se debe a que la persona se convierte en un ser rajado. En otras palabras, el hombre que muestra su intimidad se asemeja a la mujer ya que “constitucionalmente” es un ser abierto en la sociedad. Por otra parte, en el caso de la mujer, aunque es igualmente marginalizada, la sociedad comprende el deseo por parte de ella de adoptar comportamientos masculinos por ser el género privilegiado. Sin embargo, este entendimiento no significa que pueda romper la barrera binaria de género es solamente que se reconoce su intento de asemejarse al hombre. En distintas culturas, personas
La mayoría de ellas, sin embargo, ocurren sin el consentimiento o el conocimiento del paciente puesto que la primera operación se efectúa a pocas horas de su nacimiento. Cuando el doctor determina la identidad de sexo del infante se le asigna a su vez su género. Fausto-‐Sterling trata de la imposibilidad por parte de la sociedad de aceptar cuerpos ambiguos que rompen con la visibilidad de un sistema dicótomo. Es así que la sociedad desde el nacimiento de una persona intersexual está preparada para eliminar su ambigüedad asignándole su sexo y su identidad de género que años después desea modificar. Esta asignación de sexo y género intenta eliminar géneros transversales que cuestionan la identidad de género.
85
hermafroditas tienen la posibilidad de elegir su sexo; la mayoría de los casos eligen ser hombres por las ventajas y privilegios otorgados (Fausto-‐Sterling 6).
En definitiva, la melancolía que caracteriza al personaje de Matilda ilustra
el perpetuo conflicto y pérdida de identidad que reside en la representación literaria femenina como producto de la condición subalterna de los personajes femeninos. Matilda no es un agente que invente o cree su propia vida, sino un personaje que a través de la disciplina del cuerpo y la mirada constructora del hombre experimenta un enajenamiento. A través de la locura, Matilda es oprimida por no representar los ideales porfirianos, los cuales imponían la moral y el orden. No obstante, la locura le brinda a su vez la posibilidad de construir su propia realidad, la cual se obtiene a través del lenguaje y la escritura para así resistir el dominio masculino. Esta resistencia se exhibe mediante el discurso histórico y ficticio de la novela; los documentos oficiales pertenecientes a la Castañeda otorgan voz a ambos personajes; el personaje ficticio y el histórico para atestiguar su lucha y su marginalización. El discurso de Matilda, personaje ficticio, es un discurso subalterno que cuestiona la razón y el orden como parte de su desafío. Por otra parte, la reconfiguración de la noción de género presentada en Nadie me verá llorar y La cresta de Ilión, confirma la idea de la identidad de género como una construcción social que está basada en actos performativos, tal como lo propone Butler. Esta categoría marginaliza y pretende mantener a Matilda en un espacio de alteridad dado que no se le permite romper como la barrera binaria de la identidad de género. Matilda no puede ser identificada fuera de la infraestructura masculino/femenino, o
86
como lo opuesto al hombre, por ende, Matilda continúa siendo un cuerpo bajo observación, bajo la mirada tuya, lector. 87
Capítulo II-‐ Arquetipos femeninos: la madre, la chingada, la loca-‐el monstruo La osadía de indagar sobre sí misma; la necesidad de hacerse consciente acerca de la propia existencia corporal o la inaudita pretensión de conferirle un significado a la propia existencia espiritual es duramente reprimida y castigada por el aparato social (Castellanos 14) En el presente capítulo, como en el anterior, se discute la importancia del contexto histórico dentro de la narrativa, también se analiza el género y la raza como vertientes que marginalizan. Matilda en Nadie me verá llorar comparte características similares a los personajes femeninos de Oficio de tinieblas, en particular la manera en que ocupa espacios para ser reducidos a ellos, es decir, cada espacio es representante de su identidad. Matilda al igual que Catalina es de origen indígena. Aunque Catalina es discriminada racialmente, la noción de la raza en Nadie me verá llorar no es tan evidente como en Oficio de tinieblas; lo que sí es claro es que ambas novelas exhiben la tensión que existe en la construcción de un nacionalismo mexicano, en otras palabras, la integración del indígena ha sido elemental para la construcción de la identidad nacional, como lo muestra Matilda.38 No obstante, a diferencia de Nadie me verá llorar, el tema central de Oficio de tinieblas es el indígena, sujeto que desde el período colonial, ha sido y continúa siendo la víctima principal de abusos y discriminación por su supuesta inferioridad.39 38
La voz narrativa en Nadie me verá llorar describe cómo a partir de la revolución mexicana personas de origen indígena, como Matilda estaban de “moda,” es decir, a través del indigenismo o de lo que se considera un proyecto de mestizaje se intenta crear un nacionalismo mexicano. No obstante, el indígena en la historia de México evoca lo abyecto por ser un personaje de alabanza, pero a su vez de rechazo. 39 A partir de la Revolución mexicana en 1910, México se compromete en crear un proyecto cultural nacionalista que se centra en tradiciones rurales y regionales, parcticularmente en la imagen del indígena por representar un pasado prehispánico, lo cual se reconoce como auténticamente nacional (Florescano 17).
88
El objetivo principal de este capítulo es demostrar a través del análisis de tres importantes figuras femeninas en Oficio de tinieblas, la melancolía como característica de la condición subalterna de los personajes femeninos. Las figuras femeninas en la novela manifiestan una dificultad de obtener reconocimiento de sí mismas a causa de las restricciones y limitaciones que enfrentan dentro del sistema de poder. Estos personajes ocupan espacios secundarios por ser definidos a través de su función biológica, su sexualidad y su condición racial, lo cual provoca un sentido de pérdida en ellos al no poder asumirse como sujetos. La condición subalterna de los personajes femeninos se exhibe en la novela a través de la imposición de modelos de conducta, su falta de articulación, y su delimitado espacio y movilidad. Toda identidad impuesta y acogida por las figuras femeninas representa su apropiamiento o falta de voz, así como también su posibilidad de movimiento y ocupación de espacios, como por ejemplo el personaje de Isabel, quien al ser madre y esposa pertenece únicamente a su hogar, limitando así su movilidad. La novela trata las tensiones sociales que existen entre los indios de San Juan de Chamula y los ladinos de Ciudad Real a consecuencia de la nueva reforma agraria implantada por el gobierno cardenista. La marginalización de género, clase social y condición racial son algunos de los motivos centrales de Oficio de tinieblas. A través de la novela, Castellanos demuestra la opresión de los pueblos indígenas, y la dominación de la mujer. El personaje de Isabel, esposa del terrateniente Cifuentes, es representado como un ser pasivo al tolerar la infidelidad de su marido a causa de su obligación de esposa. Por otro lado, el personaje de Julia es una mujer 89
independiente, quien a través de su reconocimiento sexual rechaza ser definida a través de su capacidad biológica. Julia, sin embargo, es confrontada con el concepto de identidad de género que la convierte en la Chingada, su desvalorización social ocurre al ser la amante de Leonardo Cifuentes. Asimismo, el personaje de Catalina ejemplifica el género y la raza como patrones de subordinación que modifican la experiencia de la mujer, en particular de los personajes indígenas. Catalina es marginalizada a causa de su esterilidad, su género y su raza. De todas las figuras femeninas estudiadas en detalle en esta novela, Catalina es el único personaje indígena, lo cual la hace susceptible a diferentes tipos de marginalización. La condición racial en la narrativa implica la opresión de comunidades indígenas, la cual está determinada a través de un contexto socio-‐histórico que confirma su inferioridad, y por tanto admite su marginalización. Asimismo, las mujeres de la novela viven en un constate confinamiento, como por ejemplo Isabel, quien nunca logra abandonar la esfera doméstica. El encierro femenino en la narrativa se asemeja a una prisión: “cuánta doncella marchitada había tras las rejas de los balcones” (Castellanos 279). A pesar de que Rosario Castellanos presenta un apropiamiento de espacios femeninos a través del costurero y la cueva,40 lo cual produce cierta libertad en sus personajes, estos espacios, sin embargo, posibilitan y reafirman el dominio masculino. La noción de espacio presentada en la novela demuestra la manera en que los personajes femeninos
40
El costurero representa una posible liberación para Isabel, sin embargo, confirma su domesticidad visto que el hombre gobierna este espacio a través de normas de limpieza. Por otro lado, la cueva es un sitio sagrado que le admite a Catalina procrear y apropiarse del lenguaje, este espacio, no obstante,como el costurero demuestra el triunfo del patriarcado al no permitir que Catalina se apropie de su cueva ya que todo espacio en la novela está regido por parámetros masculinos.
90
ocupan espacios particulares, los transgreden y son reducidos a ellos. Incluso, la espacialidad en Oficio de tinieblas exhibe el aislamiento territorial como resultado de la falta de reconocimiento corporal, es decir, las mujeres pertenecientes a Ciudad Real y Chamula, como Isabel y Catalina, están confinadas y aisladas territorialmente. La distancia entre estos poblados y la capital del país se muestra a la llegada del personaje de Julia, quien es representante de los ideales capitalinos.41 Las mujeres de Ciudad Real y Chamula viven bajo creencias coloniales que imposibilitan el reconocimiento de la mujer. Por otra parte, el concepto de posesión de voz, a criterio de Naomi Lindstrom, se refiere: “[an] individual’s capacity to participate in activities of discourse. These activities include both self-‐addressed communication, such as unuttered soliloquies and spoken exchange between characters ”(30). Mi estudio, sin embargo, se centra en la capacidad verbal de los personajes femeninos de producir y mantener un discurso eficiente. Aunque el proyecto literario admite que los personajes femeninos comuniquen sus acciones y deseos a través de la incorporación del silencio, el monólogo interior, y desde el punto de vista del narrador, estos personajes carecen de la capacidad de elaborar o conservar un discurso eficiente con las figuras masculinas, lo cual incapacita su integración social. A pesar de que los personajes femeninos se refugian en el mutismo existen distintas tensiones en la narrativa que crea una paradoja del discurso femenino, como por 41 La distancia que separa la ciudad de México de la península de Yucatán, en específicolos poblados
de Ciudad Real y Chamula, se manifiesta en una de las conversaciones que Julia mantiene con Idolina: “A la pronta intuición de Julia no podía escapar la sospecha de que estaba pisando un terreno inseguro. –Tendrás que acostumbrarte a mi modo de ser-‐dijo-‐las mexicanas somos francas” (Castellanos 95). Lo importante de esta cita es la mención de una identidad distinta y ajena a la de Idolina, Julia se reconoce como mexicana.
91
ejemplo el personaje de Isabel, quien utiliza el silencio como vehículo de expresión, pero a su vez es empleado para demostrar la incapacidad de los personajes femeninos de valerse del lenguaje. Esta internalización que comparten las figuras femeninas hace que el lector se convierta en su cómplice dado que es el único que penetra sus pensamientos. Además, este capítulo explora la opinión de Rosario Castellanos, fuera y dentro del contexto literario, para dar evidencia a su contrariedad respecto a la identidad de madre por ser la única identidad que otorga valor y reconocimiento social a los personajes femeninos. Esta oposición hacia la maternidad se ilustra a través de la imagen “monstruosa” del embarazo presentada en Oficio de tinieblas; “si son mujeres las fuerzas y después de los meses de su embarazo dan a luz a monstruos” ( 79). Asimismo, el personaje de Catalina porta esta misma imagen de monstruo al no permitir ser definida a través de su capacidad biológica, lo cual admite su liberación al no conformar su predeterminado rol social. Se analiza también El eterno femenino (1975), de la misma escritora, para confirmar su contrariedad, lo cual brinda una posible solución a la melancolía que abate a la mujer. Por tanto, el presente capítulo se centra en el análisis de los personajes de Isabel, Julia y Catalina. Se comienza con el contexto histórico y narrativo de la novela para posteriormente examinar cada personaje con el propósito de demostrar la imposición de identidades, la falta de voz y la limitación de espacio y movilidad que
92
activa la melancolía; para finalizar se examina la crítica de la autora mexicana en contra de la perpetuación de ideales, como lo es la maternidad.42 En la primera parte se estudia el personaje de Isabel para examinar su papel de esposa y madre abnegada, papeles cuyo propósito es perpetuar su estado sumiso. Se considera la función del silencio como instrumento de protesta y también para exhibir la inefectividad de los personajes femeninos de comunicar. Aunque en ciertas ocasiones Isabel rompe el silencio y adquiere un discurso que le admite confrontar a la figura masculina, Isabel enfrenta sentimientos de culpabilidad que provoca que se instale nuevamente en el silencio. Se examina cómo el lenguaje es presentado como un instrumento de poder y también como un peligro para los personajes femeninos, ya que al utilizar el lenguaje se construye la realidad, la cual está conformada por engaños y violencia. La inefectividad del discurso femenino se exhibe igualmente a través del ejercicio de la confesión que representa el orden del padre que prohíbe el reconocimiento en la mujer. Asimismo, el delimitado espacio y movilidad de Isabel se debe a que únicamente pertenece a su hogar. Su falta de movilidad es presentada en la novela, en lo concerniente a la mujer, como parte de su privilegio racial y social visto que los personajes indígenas necesitan de esta movilidad para sobrevivir. No obstante, la movilidad en la novela es particularmente
42
La noción de melancolía utilizada en este capítulo se ha venido desarrollando desde el capítulo anterior. Por tanto, parto de la teoría de Freud para definir la melancolía como un sentido de pérdida desconocido que reside en el individuo, es decir, es una pérdida sustraída del inconsciente. Este sentido de pérdida lo relaciono con la crisis de identidad que presentan los personajes femeninos. Mientras que para Kristeva la melancolía ocurre a causa de que la mujer no logra ingresar la ley simbólica representada por el lenguaje al identificarse con el cuerpo materno que la reduce a su capacidad biológica. Utilizo la teoría de lo abyecto para explicar la marginalización de los personajes femeninos, y la pérdida identitaria que subiste en ellos.
93
un privilegio masculino. Por tanto, Isabel es reducida a los espacios que ocupa por ser determinantes de su identidad, como el costurero, espacio predilecto de ella. Se considera el costurero como un espacio femenino representante de una “habitación propia.” Este espacio que parece otorgarle libertad, al permitirle procrear metafóricamente, sirve para confirmar su domesticidad visto que está regido por parámetros masculinos. Por otra parte, el personaje de Idolina, hija de Isabel, es otra mujer en la novela que está reducida a espacios particulares, como el desván y su habitación, lo cual provoca que resida en el mutismo. La segunda parte examina el personaje de Julia a través de su descripción física, la cual exhibe su liberación sexual. El cabello rojizo y suelto del personaje femenino demuestra su apropiamiento corporal que le admite rechazar su identidad de esposa. Este reconocimiento le permite también mantener un discurso eficiente que ejerce control sobre la figura masculina y le admite transgredir y ocupar espacios. El primer encuentro entre Julia e Idolina exhibe su libertad al poder transgredir espacios íntimos como el cuerpo femenino. No obstante, Julia es confrontada con una sociedad que no admite la liberación sexual en la mujer y la convierte en la Chingada al ser la amante de Cifuentes. Se examina la figura mitológica de la Chingada propuesta por Octavio Paz y la denotación del verbo chingar para entender mejor su recién adquirida identidad. Julia, al convertirse en un ser “chingado,” es desposeída de su sexualidad y por ende de su discurso. Se indaga cómo a través del uso del monólogo interior y conversaciones superficiales que sostiene con el personaje masculino, Julia intenta recuperar su voz para encontrar pensamientos infantiles e ilógicos que confirman su enajenación. Julia 94
adopta un lenguaje abyecto, perteneciente a las mujeres de Ciudad Real, el cual puede ser solamente transmitido entre ellas y la novela misma. Su falta de voz la ha sentenciado a pertenecer en su hogar, dado que nunca logra abandonarlo, como su habitación donde ejerce su función de amante. La adquisición de una identidad fija la despoja de toda libertad para ocupar un espacio de alteridad. La tercera parte examina la doble abyección del personaje de Catalina por ser indígena y mujer. Su marginalización se incrementa con su falta de hijos, lo cual provoca una crisis de identidad en ella. Se analiza la descripción del vientre de Catalina para remarcar su esterilidad, que hace que ocupe un espacio subalterno. Su imposibilidad de concebir causa que respalde asimismo una imagen de monstruo, la cual sirve para certificar la conservación del status quo, es decir, dentro del esquema de lo que se considera “normativo” Catalina representa lo opuesto, dado que es una mujer estéril e indígena que posee también poderes sobrenaturales, lo cual hace que porte esta imagen por temor a quebrantar la norma. Se examina la falta de voz como característica de su subordinación. Este personaje se apoya del monólogo interior para revelar sus pensamientos que confirma la idea de que a través del silencio los personajes femeninos adquieren un discurso femenino, el cual es carente de significado frente a la figura de autoridad. En el momento en el que Catalina se transforma en ilol se apropia de un lenguaje fragmentado que le brinda la posibilidad de romper con su castración. No obstante, su adquisición del lenguaje es sancionado en la novela a través del anonimato. Se examina la función del espacio y la movilidad con respecto a la marginalización del personaje. Se estudian tres importantes espacios; el jacal, la cueva y la cárcel, los cuales son representantes de 95
Catalina. Se utiliza la imagen de la cueva presentada por Gilbert and Gubar en su texto The madwoman in the Attic para analizar este mismo espacio en Oficio de tinieblas, el cual representa un espacio femenino que otorga libertad, pero a su vez es un espacio negativo que causa la muerte figurativa de Catalina. Por último, se examina la crítica de la escritora mexicana en contra de la maternidad. Se parte de Kristeva y su noción de lo abyecto para analizar la imagen negativa del embarazo a través del personaje de Marcela. El embarazo es figurado como un proceso que disipa el deseo y el cuerpo de la mujer. Se examina Mujer que sabe latín...para remarcar la crítica de la escritora mexicana, quien señala que el embarazo siempre tiene un final catastrófico. Se considera este final catastrófico para determinar que se refiere al fallecimiento de la individualidad de la mujer. Asimismo, se estudia la noción de la “buena madre” y la importancia de la lactancia materna en la historia. La imposición de la “buena madre” hace que Isabel sea definida a través de su falta, o sea, su escasez de lactancia provoca que ella, al igual que Catalina, sean juzgadas incompletas por la sociedad. Se analiza el personaje de Julia para entender la verdadera crítica de Castellanos visto que este personaje objeta el cuerpo materno y obtiene libertad. Todo personaje femenino, incluyendo a Isabel y Catalina, en el momento en que abandonan su papel de madre, ya sea para complacer su deseo sexual o de poder, obtienen un reconocimiento de sí mismas. Finalmente, se analiza El eterno femenino, el cual se centra en el mito de la maternidad. Se estudia el personaje de Lupita, quien es obligada a convertirse en la “madre virtuosa,” lo cual exhibe la perpetuación de ideales que no permiten que la mujer escape su predominado rol social. 96
Contexto histórico y narrativo Oficio de Tinieblas sitúa su narrativa durante la reforma agraria proclamada por el presidente Lázaro Cárdenas en 1934. La narración, sin embargo, parte de un significativo evento histórico conocido como la guerra de castas.43 Rosario Castellanos se inserta en la tradición indigenista ofreciendo distintas historias y perspectivas que son enlazadas por las figuras masculinas. Entre los personajes femeninos existe una conexión que no siempre aparenta ser evidente, y que en ocasiones es desconocida por el mismo personaje literario. El estilo de la narración permite crear una narrativa lineal que contrasta dos mundos distintos que coexisten; el mundo ladino (Ciudad Real) con el indígena (Chamula). Los primeros capítulos se centran en la vida del indígena Pedro González Winiktón para proseguir con la historia del terrateniente Leonardo Cifuentes en relación con otro personaje de raza blanca, Fernando Ulloa. La novela ofrece una pluralidad de voces y espacios que exhiben la marginalidad de género, clase social y raza en ambas sociedades, en particular el poblado de Chamula, el cual es marginalizado en términos económicos e ideologías coloniales por los ciudadanos de Ciudad Real al atribuirse una supuesta superioridad racial que les permite ejercer su poder a través de la violencia física y sexual. Pedro Gonzáles Winiktón, esposo de Catalina Díaz Púilja, es un hombre que a pesar de ser un miembro importante de la comunidad de Chamula es forzado a 43 La Guerra de Castas fue una rebelión indígena que comienza en 1867 y concluye en 1870 en la
península de Yucatán.Este conflicto bélico fue una sublevación encabezada por Pedro Díaz Cuscat en contra de los ladinos. El punto climático de esta rebelión ocurre en Viernes Santo de 1868. Sin embargo, la falta de organización militar y confianza entre los mismos indígenas provocó un conflicto interno que ocasionó su derrota (Valbuena 149).
97
abandonar su posición privilegiada para salvaguardar a su familia en Ciudad Real. Es ahí donde aprende castellano y también donde conoce la nueva reforma agraria implantada por el gobierno cardenista a través del personaje de Fernando Ulloa. Ulloa representa el cardenismo convirtiéndolo en el enemigo de los terratenientes, particularmente de Leonardo Cifuentes, el cual se convierte en antiagrarista y en el amante de la esposa de Ulloa, Julia Acevedo. Cifuentes es un ser despreciado hasta por su misma familia; el personaje de Idolina, hija de su esposa Isabel y de su hermano adoptivo Isidoro Cifuentes, constantemente intenta vengar la muerte de su padre. Isabel-‐“sufrida, abnegada y devota” El personaje de Isabel en la narrativa representa la condición melancólica en la mujer, su papel de esposa y madre abnegada hace que ejemplifique a la sufrida mujer mexicana, lo cual provoca un conflicto de identidad en ella. Isabel al principio de la obra es representada como una mujer que ha sido despojada de su dignidad e identidad de mujer independiente; su marido Leonardo Cifuentes constantemente utiliza su privilegio masculino al mantener relaciones sexuales con indígenas y mestizas, relaciones producto de violaciones y no de una entrega voluntaria por parte de ellas.44 Las violaciones que ocurren en Ciudad Real como en Chamula
44 Las prácticas sistemáticas de violencia sexual por parte de Cifuentes son ejercidas hacia mujeres
de clase social y raza consideradas inferiores a las de él, la violencia sexual es un abuso basado particularmente en género. No obstante, en la novela los elementos de la clase social y la raza son importantes, por tanto, las violaciones que ejerce Cifuentes son producidas también por su privilegio social y racial. Cifuentes ejemplifica el dominio patriarcal sobre el cuerpo femenino que victimiza a la mujer a través de sus demandas sexuales, las cuales forman parte de su identidad y su privilegio de hombre. El racismo y el sexismo son elementos fundantes de las violaciones que ocurren dentro de la narrativa. Debido a la escasez de bibliografía con respecto a casos de violencia sexual durante el período colonial y la reforma agraria utilicé un estudio realizado en 1998 perteneciente a la salud pública en
98
representan a la mujer como un objeto sexual accesible en la sociedad; este acto de violencia es considerado una forma necesaria de expresión masculina que define la identidad del hombre: [sexual violence is] one that defines identity and is seen as primary source of energy and pleasure” (Mackinnon 264). La violencia sexual permite al hombre apropiarse de su identidad de macho, la cual es reconocida en la sociedad mexicana por descartar la posibilidad de convertirse en un ser “rajado.” Partiendo de un contexto cultural mexicano, Paz argumenta que la mujer es característicamente rajada por su constitución biológica y el hombre que permite que su intimidad sea penetrada es considerado un rajado. Por tanto, la violencia sexual que ejerce el hombre, como por ejemplo Cifuentes en contra de la figura femenina, es utilizada para reafirmar su identidad de macho que penetra sin dejar ser penetrado literal y simbólicamente. Igualmente, esta violación en contra de los personajes femeninos subraya la temática de la novela, la cual muestra como las México. Este estudio investigó casos de violencia sexual en contra de mujeres con relación a problemas de alcoholismo, uso de drogas, depresión e ideación e intento de suicidio. La muestra consistió en 345 mujeres que asistían a un centro de salud en la ciudad de México en donde se determinó que: “de las mujeres 19% señaló haber sido objeto de tocamientos sexuales en contra de su voluntad al menos alguna vez en su vida, en tanto 11% habían sido violadas y 5% fueron forzadas a tocar los órganos sexuales de otra persona en contra de su voluntad” (Ramos-‐Lira 1). Aunque este estudio se centra en la relación que existe entre la violencia sexual y padecimientos específicos, otorga un entendimiento de la frecuencia con que la mujer mexicana es transgredida sexualmente. Hay que destacar también que debido a sentimientos de culpabilidad y vergüenza, que acompañan este reconocimiento, muchas mujeres niegan haber sufrido de abuso sexual. No obstante, este estudio demuestra la continuidad de la violencia en contra de la mujer y la intolerancia hacia estas violaciones al implantar protocolos que pretenden su erradicación, contrario a siglos anteriores que se toleraba y hasta cierto punto se permitía, al no imponer ningún castigo por a supuesta superioridad racial y biológica que se le acreditaba al hombre. Esta violencia sexual no es un fenómeno nuevo en la historia mexicana y aunque en el presente hay reconocimiento de esta agresión, en particular en contra de mujeres de bajos recursos como las indígenas, la mujer continúa siendo la principal víctima por ser una violencia de género en México: “cada tres minutos existe una violación. A este respecto, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, señala que una de cada 5 mujeres mexicanas enfrentan algún tipo de violencia por parte de los hombres” (Acharya & Stevanato 511). En la actualidad, México enfrenta un significativo aumento en la trata de blancas, mujeres son traficadas nacional e internacionalmente para ser explotadas sexualmente. Las muertas de Juárez es otro ejemplo de la violencia de género existente en México.
99
mujeres, particularmente de origen indígena sufren dos tipos de discriminación que se intersectan; el racismo y el sexismo, lo cual las hace susceptibles a diversos tipos de violencia, en particular sexual. En “Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of color” Kimberle Crenshaw señala el género y la raza como identidades que se intersectan y marginalizan dado que: “their intersectional identity as both women and of color within discourses that are shaped to respond to one or the other, women of color are marginalized within both”(1244). Aunque este estudio investiga a la mujer de color de los Estados Unidos, se puede relacionar esta marginalización con los personajes femeninos indígenas, como por ejemplo Marcela, quien es violada por Leonardo Cifuentes por ser mujer e indígena, lo cual facilita este abuso por su intersección. Asimismo, el privilegio que la sociedad patriarcal otorga a Cifuentes provoca que Isabel aprenda a mantener el silencio; ella conoce la infidelidad de su marido pero prefiere callar. Su falta de articulación se convierte a su vez en una manera de resistir el orden patriarcal. Isabel decide incorporar el silencio como medio de protesta en contra del deseo masculino, lo cual se exhibe a través de su descontento y de su oposición de ser partícipe de la fiesta que Cifuentes decide tener en su hogar: “Porque Isabel iba ajena a los preparativos de un acontecimiento que se opuso desde el principio. Cuando decidió que su voluntad había sido contrariada por la de Leonardo, demasiado orgullosa para descender a los reproches, se refugió en un silencio total” (Castellanos 67). El silencio por parte de Isabel es utilizado como una herramienta de resistencia que se emplea como medio de expresión. Aunque el silencio abre otra posibilidad de comunicar en la novela no es reconocida por la 100
figura masculina al no poder trasmitir su mensaje. En la narrativa la falta de articulación de Isabel es más frecuente que el apropiamiento de su voz. Hay que mencionar también que el silencio es parte fundamental de su voz narrativa que comunica principalmente al lector sus pensamientos que no pueden ser transmitidos con el lenguaje a la figura masculina. Las figuras de autoridad no permiten que los personajes femeninos se apoderen del lenguaje debido que a través de las palabras se ejerce el poder. En una ocasión, Isabel decide apropiarse del lenguaje para confrontar a la figura masculina puesto que otra mujer ha venido a representar una amenaza para su hogar. Cabe mencionar que Isabel no acepta la infidelidad de su marido pero aprende a tolerarla considerando que su engaño ocurre con mujeres “inferiores” a ella; en el momento en que otra mujer se asemeja en clase social y condición racial, Isabel decide confrontar a Cifuentes: ¡Yo como patrona no estoy obligada agasajar a tu querida!”[…]Por primera vez esta palabra-‐querida-‐manchaba los labios de Isabel. Porque todos los otros escarceos de Leonardo, tan fugaces, no merecieron siquiera un título. Y ahora que Isabel se lo daba a la Alazana lo hacía con el temblor del que está convirtiendo un indicio, nebuloso y ambiguo, en un hecho consumado (Castellanos 69). El peligro que Julia representa para Isabel no es únicamente por su igualdad racial y social, sino también por su apropiación sexual. Las mujeres con las que Cifuentes ha mantenido relaciones sexuales han sido víctimas de su poderío, mientras que la entrega de Julia es voluntaria, creando un reconocimiento de su sexualidad, 101
reconocimiento no obtenido por Isabel, y ante todo un apropiamiento de su cuerpo que crea una conciencia de sí misma. En esta cita se puede apreciar la voz narrativa que manifiesta el peligro que representa el apropiamiento del lenguaje por parte de Isabel, ya que su sospecha se hace realidad al reconocer la traición de su marido al pronunciar su engaño. Este mismo peligro se exhibe con el personaje de Marcela, quien al ser violada por Cifuentes decide callar, no obstante, Catalina pone en evidencia su violación al pronunciar esas palabras que hacen de esta agresión una realidad para Marcela45: “Repitió mentalmente la frase, saboreándola: “un claxlán abusó de ella.” Esto era lo que había sucedido” (29). Si se parte de Kristeva para examinar esta cita, el uso del lenguaje o la palabra hace de lo ocurrido una realidad como lo explica: “the thing is more present in the word than in its immediate reality, only the word tell us what the thing actually is” (246). Por otro lado, mediante su enfrentamiento, Isabel se apropia de su discurso otorgándole conciencia de un yo al reconocerse como dueña y mujer legítima de Cifuentes. Sin embargo, su verbalización es ineficiente cuando Cifuentes fomenta en ella un sentido de culpabilidad por no atender sus deberes domésticos, su instancia de rebeldía como en otras ocasiones culmina por su sumisión completa: Cuando Leonardo se hubo marchado Isabel permaneció un momento inmóvil [...] Con este gesto tan simple estaba ya, de un modo tácito, dispuesta a 45 El poder que ejerce Catalina sobre Marcela se debe a que entre las mujeres de su poblado, Catalina
puede comunicar, lo cual le permite ejercer poder sobre los demás, en particular sobre Marcela. Marcela es una joven indígena, quien es violada por Cifuentes, ante este suceso decide callar. No es hasta que Catalina declara lo ocurrido y la convierte en la esposa de su hermano Lorenzo. Lorenzo padece de un trastorno mental, lo cual lo hace un ser impotente, la violación de Marcela le brinda la oportunidad a Catalina de recuperar el honor de su hermano.
102
obedecer a su marido atendiendo a los invitados. Era previsible tal cambio de actitud. La escena anterior la había dejado exhausta. A pesar de sus esfuerzos por ignorarlo empezaba a invadirla un malestar: el arrepentimiento (Castellanos 72) (Énfasis mío). Isabel a su cotejamiento revela la dificultad que existe en el apropiamiento de una voz femenina, su exhaustividad remarca su derrota ante el dictamen masculino. Para la figura masculina el valor social y existencial de la mujer ocurre a través de su deber de madre y esposa, valorización que se ha convertido en una parte esencial de la identidad de la mujer mexicana. Su valor social históricamente ha estado basado en su castidad y en su función de madre, papel que se fomenta a través del culto a la virgen de Guadalupe.46 La identidad de madre y en este caso de esposa trae consigo sentimientos de culpabilidad y arrepentimiento que irrumpen en el personaje femenino para así perpetuar su estado sumiso: “Isabel a pesar de la momentánea rebeldía insuflada en ella por el furor era, por temperamento y por convicciones, un espíritu sumiso cuyo hábito era resignarse, cuyo vicio era perdonar” (Castellanos 67). Ante su dificultad de comunicar, Isabel se convierte en un ser manejable, cualquier acto de rebeldía provoca sentimientos de culpa que la privan “of a significant say,” tal como lo señalaría Naomi Lindstrom. El remordimiento que
46
La imagen de la Virgen de Guadalupe continúa siendo de gran importancia en la formación de la identidad femenina a través de su constante presencia en la sociedad mexicana mediante imágenes que son reproducidas en los medios de comunicación. En un estudio sociológico realizado en México se encontró que: “catholic institutions and religious images such as that of la Virgen de Guadalupe continue to influence daily life in Mexico” (Hind). Esta influencia ha provocado que la mujer sea definida a través de esta imagen virginal que dificulta el apropiamiento y reconocimiento del cuerpo femenino.
103
habita en Isabel no permite apropiarse de su discurso frente a la figura de autoridad porque termina adoptando el silencio. Ángeles Mastretta en su artículo “La mujer es un misterio” trata este sentimiento de culpabilidad que aflige a la mujer mexicana, lo cual provoca en ocasiones depresión por no cumplir con su “destino.” La mujer que abandona su predeterminado rol social no solamente se enfrenta a la hostilidad de la sociedad, sino también afronta un conflicto con ella misma por no saber cómo definirse fuera de su función de madre y esposa, lo cual causa que resida en un espacio subalterno. Esta dificultad de definición de la mujer lo relaciono en la novela con la imposibilidad de los personajes femeninos de apropiarse y mantener un discurso; a pesar de que el proyecto literario les otorga voz son seres silenciados en la sociedad. Con todo, Isabel parece adueñarse de su voz al romper el silencio con respecto a la infidelidad de su marido y también a través de su acusación del crimen en contra de su primer esposo.47 A Isabel, sin embargo, no se le permite transmitir su discurso ya que Cifuentes cuestiona su papel de mujer decente y esposa: Deberías sentirte orgullosa, Isabel. Por ti no me dolió pasar encima de los deberes que me imponía la gratitud, la amistad, hasta la misma decencia. Enamoré a la esposa de Isidoro Cifuentes mientras Isidoro Cifuentes vivía. Y me casé con su viuda antes de que ajustara el plazo de su luto (Castellanos 70). 47
Isabel anteriormente estaba casada con el hermano de Cifuentes. Los padres de Isidoro Cifuentes se convirtieron en los padres adoptivos de Leonardo. No obstante, no existió una estrecha relación entre hermanos, y a pesar de que la muerte de Isidoro se declaró un accidente, la sospecha de que Leonardo fue el causante de su fallecimiento sale a la luz al enamorar a su antigua esposa para posteriormente comprometerse con ella.
104
La dificultad del apropiamiento de voz por parte de Isabel se debe a que constantemente se le cuestiona en torno a paradigmas que no permiten crear una conciencia propia y por consiguiente, adoptar un discurso. La declaración de Cifuentes no solamente pone en tela de juicio el honor de Isabel, sino también discute la gravedad de su crimen en comparación con el engaño y la traición de Isabel. La mujer que transgrede el orden social establecido a través del reconocimiento y apropiamiento de su sexualidad es sancionada mediante el estigma de “puta,” valorización que se utiliza como medio de agresión hacia mujeres que representan un peligro para el status quo. Isabel se considera una “cusca” en la sociedad mexicana dado que recae toda culpabilidad en ella, tal como lo manifiesta el obispo en la conversación que sostiene con Isabel: “El demonio abandona a los que seduce, solía sentenciar su ilustrísima, don Alfonso” (Castellanos 73). A criterio de Cristina Santos la mujer que exhibe un apropiamiento sexual es clasificada deviant por no aceptar su predeterminado rol social que prohíbe el reconocimiento sexual en la mujer (7). Isabel anterior a la adquisición de su identidad de madre y esposa abnegada se presenta como una mujer independiente que posee control sobre su cuerpo, lo cual le permite reconocer su apetito sexual no complacido por la debilidad de su primer marido: Isabel lo miró partir con una sonrisa de desprecio[…] Era un hombre débil y eso lo explicaba todo. Y mujeres como Isabel no perdonan la debilidad. Aprecian como signo de hombría el fuete con que el macho doblega a la
105
hembra y guarda el recuerdo de las humillaciones entre las reliquias de amor (Castellanos 76). El reconocimiento sexual de Isabel le admite despreciar a la figura masculina permitiéndole tener control sobre su cuerpo. Isabel busca en Cifuentes un hombre que logre satisfacer sus deseos sexuales.48 Sin embargo, el personaje masculino solamente la despoja de su independencia. La trasgresión de Isabel al reconocimiento de su sexualidad y apropiamiento de su cuerpo y su voz es sancionada en la novela mediante la imposición de la identidad de madre y esposa abnegada. Isabel es condenada a adoptar identidades que la despojan de su subjetividad con el propósito de hacer de ella una mujer sin la expresión de su sexualidad y por ende de su discurso. De modo que su existencia se define en función a los demás, lo cual establece un yo melancólico.49 A criterio de Kristeva, la melancolía en la mujer ocurre a que es perpetuamente “un sujeto en proceso” al no poder ingresar la ley simbólica por su asociación con el cuerpo materno que impide que la mujer lo rechace, proceso que le permitiría identificarse como sujeto y por ende adquirir el lenguaje. Si se parte de Kristeva, Isabel no ingresa al orden simbólico por su identificación con la figura maternal, aunque culturalmente está
48
Hay que hacer notar que la infidelidad de Isabel es importante porque demuestra el surgimiento de una consciencia femenina al reconocer sus deseos sexuales. Al apropiamiento de su yo, Isabel decide casarse con Cifuentes sin permitir que la figura del padre (poder patriarcal) disponga nuevamente de su cuerpo y de su voluntad. 49 Las identidades de madre y esposa adoptadas por Isabel la despojan de un posible reconocimiento sexual. Según Debra Castillo las mujeres “decentes” en la sociedad: “are rigidly controlled in mind and body,” lo cual hace su apropiamiento sexual inexistente. La mujer que disfruta de su sexualidad se considera loose woman por no encajar con el estereotípico papel de la mujer (44). El reconocimiento de Isabel a su primer encuentro sexual con Cifuentes la despoja de su función de madre, de ahí que Isabel deje de atender sus deseos sexuales para complacer los caprichos de Idolina sacrificando su sexualidad para poder desempeñar su maternidad.
106
inscrito en ella, Isabel necesita de esta separación para dejar de ser definida a través de su función biológica, dado que según Kristeva: [a] woman is trapped within the frontiers of her body and even of her species” (296). Asimismo, su papel de madre en la narrativa es una parte esencial de su existencia. Isabel se desvive por complacer las demandas de su hija Idolina, quien en cambio, la desprecia y utiliza su temperamento mórbido para castigar su traición: Al principio la muchacha quiso vengarse de la traición como ella calificaba al nuevo matrimonio de su madre. El despecho le dictaba resoluciones terribles: la fuga, el suicidio, la desesperación le habría dado los ímpetus para cumplir estos propósitos. Pero la muerte de su padre le fue muy aleccionadora acerca de la rapidez, de la facilidad con que los vivos, los ausentes, olvidan, se consuelan, cambian, sustituyen. Comprendió que quedándose podía hacer más duradera la tortura a la que estaba sometida Isabel (Castellanos 84). Isabel se resigna a los desprecios de Idolina considerando que su identidad de madre le exige el sacrificio y la resignación. Idolina por su parte es otra mujer silenciada en la obra, su falta de articulación evita hacer cualquier reclamo a Isabel. La manera en que Idolina es silenciada es a través del aislamiento.50 Antes bien, la presencia del hombre en la vida de la mujer parece sugerir una estrategia de sobrevivencia; Isabel trata de esta necesidad al justificar su
50
A pesar de que Idolina aparenta mantener un diálogo con Julia, al concluir la narración Idolina nuevamente regresa a su reclusión. Julia desaparece e Idolina ocupa nuevamente ese espacio de soledad y silencio confirmando su dificultad de expresión ya que de otra manera sus deseos se hubiesen cumplido estando ella lejos de Ciudad Real con Julia.
107
matrimonio con Cifuentes: “No entiende que las mujeres no nacimos para vivir ni solas ni arrimadas. Poco valemos sin el respeto del hombre” (Castellanos 138). Isabel acentúa la importancia de la figura masculina en su vida dado que la identidad de la mujer se define en relación con él; Isabel en Ciudad Real es reconocida como la esposa de Cifuentes y no como Isabel. La identidad de los personajes femeninos es determinada a través de su afiliación con la figura masculina al convertirse en la hija, la esposa, la hermana hasta en la amante, identidades que perpetúan su situación subalterna. De igual manera, el vínculo sanguíneo le otorga a la figura masculina el derecho de disponer del cuerpo y el destino de los personajes femeninos:“Hombres, primero conocí a mi padre, decían. El padre al que estaban sujetadas y del que heredaban un apellido, una situación, una norma de conducta” (Castellanos 285). Es importante notar que esta cita proviene de la voz narrativa, cuyo propósito no solamente es otorgar voz a los personajes femeninos, sino también efectuar su crítica en contra del patriarcado. La imposibilidad de las figuras femeninas como Isabel de adquirir una identidad propia produce en ellas una pérdida identitaria al tener que adoptar estereotipos femeninos pertenecientes a la ideología patriarcal. Las figuras femeninas primero son sometidas al orden del padre para continuar con la opresión del marido limitándolas en el desarrollo de su subjetividad. En opinión de Elena de Valdés el papel principal de la mujer mexicana: “is to serve a male, in whatever capacity he needs her: as lover, mother, housekeeper, nurse or teacher. Her purpose in life is to obey her father and then her husband” (20). Incluso, la necesidad de la presencia de la figura masculina parece ser ineludible tanto en 108
Ciudad Real como en Chamula visto que la inefectividad del discurso de la mujer ocurre a todo nivel social y condición racial. El discurso femenino carece de significado sino es producido por la figura masculina: “Felipa volvió los ojos a su marido para obligarlo a intervenir en esta transacción de la que no sacarían ninguna ganancia. La voz de un hombre siempre se escucha con mayor respeto” (Castellanos 40). La dificultad de los personajes femeninos de apropiarse de su discurso es simbólica de su castración política que los limita a observarse como seres separados e independientes del personaje masculino. En este caso, Felipa, una madre indígena, protesta en contra del matrimonio de su hija Marcela, pero sin la presencia de su marido su oposición no tiene validez. Asimismo, hay otro momento importante en la narración que demuestra la incapacidad verbal de los personajes femeninos en particular de Isabel: Tratando de disuadir a su hija de confesión de una alianza que no le era conveniente. Isabel se acusó ante el obispo de los primeros movimientos de su alma hacia la tentación de adulterio representada por Leonardo[…]la intensidad vertiginosa con la que se apoderaba de ella el mal pensamiento (Castellanos 73). Hay que destacar que los intentos de apropiamiento de voz por parte de Isabel ocurren en espacios confinados. Isabel recurre al confesionario para liberarse de la culpabilidad que la aflige ya que su reconocimiento sexual es juzgado en la sociedad mexicana como un pecado. Asimismo, es un intento de liberación por parte de ella que sin embargo, no es obtenido dado que según Dianna Niebylski: “guilt and confession must accompany the transgression and thus warrant a return to 109
normalcy” (qtd. by Krsitine Ibsen, The Other Mirror 32). Esta normalidad que trata Niebylski confirma el poder que el hombre ejerce sobre la figura femenina al implantar sentimientos de culpa que culminan en el ejercicio de la confesión que garantiza que Isabel se instale nuevamente en el mutismo. Por otra parte, el obispo representa el orden del padre que le prohíbe crear una conciencia femenina al no permitirle expresarse libremente para imponer en ella el silencio. Este mismo silencio es impuesto a otra figura femenina, Catalina, quien ante la destrucción de su ídolos, por órdenes de la iglesias, se le arrebata también la posibilidad de conservar su discurso. El papel que ejerce la iglesia en la novela es significativo porque representa un espacio de control mental y emocional hacia los personajes femeninos, en particular de Isabel quien vive en constante temor de Dios, figura masculina omnipresente que dificulta su apropiamiento corporal. Como menciona Octavio Paz: “La mujer es una fiera doméstica, lujuriosa y pecadora de nacimiento, a quien hay que someter con el palo y conducir con el freno de la religión” (40). Asimismo, las nociones de espacio y movilidad en lo concerniente al personaje de Isabel sirven para ejemplificar su inferioridad social y política. La espacialidad y movilidad de los personajes femeninos en la novela representa la desigualdad de género dado que el hombre en comparación con la mujer posee toda libertad de movimiento y espacio. María Elena de Valdés afirma que el hombre desde su nacimiento hasta su muerte es privilegiado en la sociedad mexicana por poseer libertad de movimiento. Los personajes femeninos carecen de lo que se considera un “privilegio masculino,” (25) lo cual provoca que vivan en un constante 110
aislamiento. La figura del hombre en la novela es un ser móvil que ocupa y penetra espacios, como la misma Isabel lo señala: “Los hombres no saben estar encerrados, prendidos de la pretina de su mujer” (Castellanos 73). El encierro de los personajes femeninos en el caso de Isabel es determinante de su identidad. A Isabel, al adoptar la identidad de madre y esposa, sólo le es permitido ocupar la esfera privada. En toda la narrativa Isabel permanece en su hogar sin abandonarlo, la habitación de costura es el espacio que confirma su domesticidad. No obstante, el espacio que constituye el costurero representa ese sitio privado que le pertenece únicamente a ella. Isabel hace de este espacio lo que Virginia Woolf denomina una “habitación propia” que le permite escribir ficción. En este caso, Isabel no escribe ficción, pero su acto de bordar se asemeja al proceso de la escritura que crea y reproduce. Isabel utiliza la habitación de costura como refugio que le permite procrear metafóricamente, al igual que el personaje de Catalina, quien logra crear su propia arte dentro de su espacio. Aunque se podría asumir que Isabel logra adquirir cierta independencia ante la creación de su habitación propia, dado que este espacio es un sitio de creación, el costurero continúa siendo regido por parámetros masculinos: Cuando Leonardo se hubo marchado Isabel permaneció un momento inmóvil. Después automáticamente, servilmente, se inclinó hacia la alfombra para borrar la mancha de ceniza dejada por el cigarrillo. ¡Qué diría don Alfonso Cañaveral si entraba aquí durante el baile de la noche! Tan exigente como era para la limpieza (Castellanos 72).
111
A pesar de que el costurero propone ser un lugar femenino, el hombre continúa rigiendo y controlando este espacio al tener Isabel que mantener cierto nivel de limpieza, lo cual reafirma tanto su encierro físico como emocional al no poder establecer las reglas de su propia habitación. Estas reglas dictadas por el hombre exhiben la imposibilidad de la creación de espacios femeninos dentro del orden patriarcal al proponer ser locus de poder femenino. Los personajes femeninos como Isabel e Idolina son representados como seres inertes que están reducidos a un espacio. La inmovilidad de los personajes femeninos se manifiesta con Idolina, quien está confinada a dos espacios; el desván y su habitación. El espacio del desván es utilizado para guardar objetos viejos e inservibles que irónicamente son representantes de su persona.51 Asimismo, su habitación se convierte en su propia tumba; es un espacio oscuro cuyo propósito es depositar seres muertos, seres inertes como Idolina. La habitación de Idolina es un espacio negativo representante de su cuerpo, las cuatro paredes de su habitación hacen alusión a su organismo que se está consumiendo tanto en su encierro físico como emocional : Cuando Idolina se vio por primera vez de pie, reflejada en el espejo del armario, se espantó.[...]. En su cara, consumida por los años de encierro y
51Cuando indico que el desván es simbólico de la identidad de Idolina es a causa de que en la
narrativa Idolina es representada con un temperamento depresivo y huraño al pasar sus días insertada en una cama. El desván en la obra era una biblioteca para posteriormente convertirse en un espacio ocupado por objetos viejos. El espacio que constituye el desván es representante de Idolina ya que anteriormente como ella tenía un uso, pero ahora, a causa de su temprano envejecimiento se asemeja más a esos objetos viejos inservibles que ocupan este lugar.
112
sufrimiento, un par de ojos enormes, zarcos, perpetuamente abrillantados por la fiebre, eran el único signo de belleza, una belleza atormentada y singular (88). Cada espacio que ocupan ambos personajes Isabel e Idolina son representantes de su persona por estar reducidos a ellos. Isabel exhibe el fracaso que existe en la mujer en su intento de apropiación de una voz femenina ante la presencia masculina. La incorporación del silencio como paradoja del discurso femenino permite que Isabel se exprese libremente, pero a su vez manifiesta su marginalización al no poder utilizar el lenguaje como instrumento de poder. Julia-‐ la chingada
Por otro lado, el personaje de Julia demuestra ser lo opuesto a Isabel. Julia al
comienzo de la narrativa es representada como una mujer independiente al reconocer sus deseos sexuales, lo cual le otorga conciencia de sí misma. La descripción de Julia en la novela representa su liberación sexual y su apropiamiento corporal: No, Julia Acevedo era diferente. Alta, esbelta, ágil. Una figura femenina que se pasea sola por las calles; una voz, una risa, una presencia sonora que se eleva por encima de los cuchicheos; una cabellera insolentemente roja, a menudo suelta al viento[…](Castellanos 126). Julia en su descripción rechaza identidades preestablecidas por el hombre. Su identidad no está determinada por la presencia masculina como ocurre con los diversos personajes femeninos. En Ciudad Real, Julia es referida con el pseudónimo de la Alazana o como Julia Acevedo. Su resistencia de afiliar su persona con la figura 113
masculina se exhibe al no adoptar su apellido de casada: “‘Me llamo Julia Acevedo’ Se olvidó de decir su nombre de casada” (Castellanos 94). Julia se resiste a ser sometida al poder patriarcal para así rechazar su identidad de esposa, la cual la despojaría de su individualidad. Ahora bien, la función del cabello en la obra es importante para demostrar la sexualidad de Julia, es interesante notar que Rosario Castellanos selecciona el color rojo para describir su cabellera. El color rojo históricamente ha sido vinculado con el poder, la vitalidad, la ambición, la confianza en sí mismo y sobre todo la pasión. Se desconoce el color del cabello de los demás personajes femeninos, remarcando de esta manera la sexualidad de Julia. La cabellera de Julia es una parte esencial de su reconocimiento corporal que se acentúa a la constante reproducción en la narrativa: “Andaba sola y destrenzada como… sí, eso es, como una yegua, por eso le pusieron ese apodo” (Castellanos 72). Julia rompe con todo estereotipo femenino al suponer que es la única mujer en Ciudad Real con cabellera rojiza y cabello suelto, lo cual hace de ella también el único personaje femenino con un fuerte sentido de sexualidad. Por tanto, Julia no encaja con la configuración de la mujer mexicana dado que a través de su descripción física parecería sugerir que no es ni mestiza ni indígena, sino europea, lo cual enfatiza su liberación. Su descripción de destrenzada nuevamente exhibe su liberación sexual, las mujeres “trenzadas” en Ciudad Real como Isabel, son mujeres controladas sexualmente que carecen de un reconocimiento a la imposición de identidades. El apropiamiento sexual de Julia se asemeja a una yegua indomable, a una alazana.
114
Julia al inicio de la narrativa es también el único personaje femenino con
capacidad verbal, el apropiamiento de su voz es el resultado de su oposición de adoptar identidades que limiten la posibilidad de una conciencia propia. Como se ha venido discutiendo, Julia rechaza su papel de esposa, a pesar de no estar legalmente casada, se resiste a crear cualquier vínculo que la someta al dominio masculino.
Al reconocimiento de su yo le admite expresarse eficientemente, su dominio
del lenguaje lo demuestra César, colaborador de su marido, quien describe las humillaciones a las que Ulloa es sometido: ¿Cómo es posible, se decía, que un hombre de tal calidad, se haya casado con una mujer tan ordinaria y de tan mala índole? Pero, ya que era así, por lo menos lo lógico hubiera sido que la mujer viviese en un estado de perpetua adoración y agradecimiento ante el hombre que había descendido hasta su nivel. Y nada de esto sucedía. Julia no era capaz siquiera de apreciar las cualidades de Fernando y lo trataba con una falta absoluta de respecto. Como si la impulsara el rencor, no desperdiciaba oportunidad de herirlo con sarcasmos crueles, con observaciones irónicas (Castellanos 179). El apropiamiento de su voz le permite enunciar su descontento al utilizar el lenguaje como instrumento de poder. La capacidad de Julia de comunicar se demuestra igualmente a través de su intercambio verbal con los personajes de Fernando, César, Isabel, Idolina, entre otros.
No obstante, al convertirse en la amante de Cifuentes, Julia es despojada de
toda libertad como ella misma lo enuncia: “Y yo una adúltera, se repetía Julia para convencerse de un hecho cuya realidad no alteraba la esencia de su ser. Sólo había 115
cambiado ante el juicio de los demás; se había convertido en el objeto de desprecio, de abyección” (Castellanos 199). Julia deja de ser en Ciudad Real ese ser indomable para convertirse en un objeto de placer. A pesar de que su apropiamiento sexual le consiente mantener relaciones extramaritales, el orden patriarcal no permite que actúe de la misma manera que la figura masculina. El hombre en la sociedad mexicana tiene licencia en el ejercicio de su sexualidad, lo cual lo convierte en un “chingón,” mientras que la mujer es una “puta” por su degenere moral. Según Jean Franco la devaluación de Julia se debe a que ella: “suffers from a double standard” (145). El uso de la noción del abyecto por Julia es igualmente interesante ya que literalmente se ha convertido en la otra. Al convertirse en un ser abyecto, Julia enfrenta un conflicto y pérdida de identidad que se demuestra en su constante esfuerzo por apropiarse de sus actos: ¿Qué va a pensar ese hombre si me encuentra así? Debo serenarme, hacerme dueña de mis actos. Esto es una lucha no una trampa[….] Después, Julia volvía a la sala; se acomodaba en el sofá, tomaba un libro. Cuando Cifuentes entraba Julia podía alzar un rostro genuinamente sorprendido, como si la interrupción hubiese sido fortuita. Leonardo no reparaba en estos detalles. Iba en busca de su placer y lo solicitaba sin rodeos (Castellanos 198). Al adoptar la identidad de amante, Julia pierde control corporal al tener que complacer el deseo masculino. Su nueva identidad ha impuesto a su vez el régimen del tiempo al tener que esperar el encuentro de su amante. Al convertirse en la querida pierde toda libertad puesto que su nueva obligación concierne su disponibilidad, lo cual provoca que la figura masculina ejerza control sobre su 116
cuerpo. La Alazana encarna a la figura de la Chingada despojándola así de toda conciencia y apropiamiento sexual para convertirla en un ser pasivo. La imagen de la Chingada que propongo para Julia no es la misma presentada por Octavio Paz, ya que no es la madre violada sino un objeto de placer. No obstante, siguiendo la idea de Paz en cuanto a lo que denota el verbo chingar: “hacer violencia sobre otro. Es un verbo masculino, activo, cruel: pica, hierre, desgarra, mancha” (85). Julia se convierte en ese ser chingado por el hombre, quien ha manchado y desgarrado su identidad y apropiamiento corporal a pesar de que su entrega es voluntaria. Su nueva identidad incluso la ha desposeído de su apropiamiento de voz, a criterio de Stacey Schlau, Julia y Leonardo “formulate an empty exchange” (48). Este intercambio vacío se manifiesta en las diversas conversaciones superficiales que mantienen ambos personajes, lo cual, es indicativo de la inefectividad de Julia de comunicar: Julia callaba. Le producía un malestar cierto el tono de voz del otro sus palabras ordinarias. A veces hacía un intento por sonreír y lograba un rictus importuno. Para escapar el yugo de este hombre a Julia no le quedaba más que ignorar su presencia, borrarlo de su imaginación, de su mente. Cerraba los ojos y se refugiaba en pensamientos absurdos, en repeticiones hipnóticas: “Pablito clavo un clavito, un clavito clavó Pablito, uno, dos, tres, cuatro, cien. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero...cuando naranjas, naranjas, cuando limones, limones (Castellanos 198). Julia en su propósito de recobrar su voz encuentra pensamientos ilógicos que no concuerdan con esa presencia erótica que alguna vez portó. A su fallido 117
apropiamiento de voz revela su crisis identitaria. Sus pensamientos representan su enajenamiento dado que muestran un discurso infantil y religioso que no respalda su liberación sexual. Su deficiencia verbal aumenta aun más al adoptar el lenguaje de las mujeres de Ciudad Real. Julia se apropia de un lenguaje femenino que carece de significado visto que: “women’s language is less communicative and forthright than male speech” (Lindstrom 32 ). El discurso de las mujeres de Ciudad Real solamente puede ser transmitido entre ellas y la narración de la novela, lo cual es significativo en sí, pero no deja de ser un discurso abyecto. Las tertulias ofrecidas por Julia brindan oportunidad a estas mujeres de romper el silencio: “Hablar es como abrir un absceso. Corre la pus; la inflamación disminuye; la fiebre y sus desvaríos se mitigan” (Castellanos 288). La descripción del proceso del habla en la obra lo vinculo al concepto de lo abyecto propuesto por Kristeva. Es interesante notar la descripción ofrecida por Castellanos en cuanto al proceso de adquisición de un lenguaje femenino. Castellanos figura este proceso como un absceso que consiste en una acumulación de pus. Lo abyecto como se ha venido mencionando entre su variada definición es un estado de repulsión, ese líquido amarillento conocido como pus forma parte del abyecto. Los personajes femeninos utilizan la abyección para producir de su discurso, lo que Kristeva considera a “significant meaninglessness.” A criterio de Traci Roberts-‐Camps: “the abject is that which must be expelled from the body” (63). Es así que la expresión femenina en la novela se presenta como abyecta. No obstante, el lenguaje propone
118
ser a su vez un medio de liberación femenina que pretende eliminar el encierro emocional de los personajes femeninos. Por otro lado, Julia es presentada al comienzo de la narrativa como una mujer que transgrede fronteras. El apropiamiento de su subjetividad le admite ocupar espacios otorgándole a su vez movilidad. El encierro de los personajes femeninos se demuestra a través de la descripción del color de sus cuerpos: “No es necesario más para que las beatas pálidas de encierro, se santigüen detrás de las ventanas[…]” (Castellanos 126). La falta de pigmentación corporal representa seres que se igualan a muertos vivientes, seres que están atrapados, mientras que Julia representa lo opuesto: “una esbelta figura femenina que se pasea a solas por la calle.” Julia disfruta de una libertad que le permite penetrar espacios. Esta posibilidad de conquistar o transgredir espacios se muestra a su primer encuentro con Idolina: -‐¿Quién está allí? –preguntó una voz imperativa. Con la audacia de quien ya no tiene nada que arriesgar porque lo ha perdido todo, Idolina pretendió deslizarse y ganar la salida. Pero en la oscuridad chocó con otro cuerpo. Unas manos la detuvieron tomándola por la cintura. Pretendió desasirse, hubo un rápido forcejeo, pero la fuerza y la habilidad de su contendiente se impusieron sobre Idolina que rodó por el suelo (Castellanos 93). La libertad de Julia le permite ocupar espacios prohibidos como el desván, espacios íntimos no pertenecientes a ella. La Alazana invade este lugar al no pertenecer con el resto de los invitados, ya que para ella no hay espacio prohibido que no pueda ocupar. Su espacialidad y movilidad le admite también transgredir e invadir el 119
cuerpo femenino; Julia penetra la intimidad de Idolina a través de su contacto físico. La descripción del forcejo entre ambas mujeres se asemeja a una violación, Julia “coge” a Idolina en su pelea. El verbo coger en ambos sentidos de la palabra demuestra la violación hacia la intimidad de Idolina.52 Sin embargo, en el momento en que Julia adquiere la identidad de amante su espacio está circunscrito al hogar: “es que no hay oportunidad; no salgo a ninguna parte. Y para quedarme aquí, en estos cuartos helados, necesito algo que me abrigue mejor” (Castellanos 205). La Alanzana demuestra su delimitado espacio al no tener la “oportunidad” de abandonar la esfera doméstica, su confinamiento ha provocado su mansedumbre. A opinión de Consuelo Navarro el papel de esposa y amante en la sociedad mexicana sirve para controlar la sexualidad de la mujer confinándola a un solo espacio: “la esposa garantiza la reproducción de la familia, y vive generalmente confinada en la casa criando a los hijos. Las queridas son amantes fijas a quienes los hombres mantienen en el mismo estado de control sexual y dependencia económica que a las esposas” (15). El espacio que más ocupa este personaje femenino seguido de adoptar su identidad de amante es su habitación donde sirve su papel de querida. Por tanto, la adquisición de una identidad fija causa en Julia la melancolía por su falta de individualidad y su privación política y social. A pesar de que Julia es representante de los ideales capitalinos, los cuales proponen la liberación de la 52
El verbo coger en el sentido mexicano describe el acto sexual, mientras que el uso normativo de este verbo es sinónimo de agarrar. Hay que remarcar que críticos literarios, como Emily Hind han señalado que Julia e Idolina mantienen una relación lésbica. Aunque se presume que Julia es heterosexual manipula a Idolina a través de la atracción sexual que ésta siente por ella.
120
mujer a través del reconocimiento sexual que le admite no ser definida mediante su capacidad biológica y su obligación de esposa, Julia es confrontada con una sociedad que no admite su liberación sexual e impone el silencio en la mujer. Catalina-‐la loca-‐el monstruo
A diferencia de los personajes femeninos que he analizado hasta ahora, a mi
parecer Catalina es la figura más importante de la novela por ser doblemente oprimida; por ser indígena y mujer.53 La mujer indígena ocupa una posición marginalizada dentro de la sociedad dominante, Catalina se convierte en lo que Anne Aline Cheng denomina objeto melancólico, ya que: “racial identity is imaginatively reinforced through the introjections of a lost, never-‐possible perfection an inarticulable loss that comes to inform the individual’s sense of his or her subjectivity” (12). Catalina en la novela no conforma la noción de la “perfección,” por ser indígena, su identidad está definida a través de sentimientos de pérdida que provoca su crisis identitaria. No obstante, la marginalización de Catalina se origina primeramente en su imposibilidad de adoptar la identidad de madre, la cual le admitiría su aceptación dentro de la sociedad:
53
En la narrativa Catalina es el personaje que utiliza con más frecuencia el monólogo interior para mostrar su poca eficiencia en la comunicación por ser mujer e indígena. En ocasiones este personaje requiere también de la ayuda del narrador omnipresente para organizar sus pensamientos y para que estos sean transmitidos. La temática del indígena y la mujer como sujetos subalternos se muestra en otra novela de la misma escritora, Balún Canán (1957), la cual describe el mundo indígena desde una perspectiva infantil. Castellanos nuevamente subraya la raza y el género como vertientes que marginalizan; en la novela la niña y la nana son los únicos personajes que no tienen nombres propios. A pesar de que la niña pertenece a una familia de ladinos es marginalizada por ser mujer. Su hermano menor, Mario, es el hijo predilecto por representar la continuidad del linaje de los Argüellos. Asimismo, el personaje de la nana exhibe una doble abyección por ser indígena y mujer. La condición racial es particularmente importante en la novela ya que demuestra que dentro de la jerarquía de los valores, el indígena ocupa el último lugar, seguido de la mujer. Esta valorización se muestra cuando la nana amenaza a la niña de que se convertirá en india si continúa desperdiciando la comida, para lo que la niña responde: “Su amenaza me sobrecoge. Desde mañana la leche no se derramará” (10).
121
Catalina Díaz Puiljá, apenas de veinte años pero ya reseca y agostada, fue entregada por sus padres, desde la niñez, a Pedro. Los primeros tiempos fueron felices. La falta de descendencia fue visto como un hecho natural. Pero después, cuando las compañeras con las que hilaba Catalina, con las que acarreaba el agua y leña, empezaron asentar el pie más pesadamente sobre la tierra (porque pisaban por ellas y por el que había de venir)[…] Catalina palpó sus caderas baldías, maldijo la ligereza de su paso y, volviéndose repentinamente para mirar tras de sí, encontró que su paso no había dejado huella. Y se angustió pensando que así pasaría su nombre sobre la memoria de su pueblo (Castellanos 12). Su inhabilidad de concebir la ha despojado de todo reconocimiento social, lo cual hace de ella un ser degradado y abyecto. La descripción del vientre de Catalina a través de la narración; “ya reseco,” “cerrado como una nuez,” muestra la culpabilidad que recae en los personajes femeninos por no poder convertirse en madres, sin cuestionar la responsabilidad del hombre, visto que se estaría debatiendo su hombría. Este mismo cuerpo enfermo es una metáfora relacionada con la figura de la Malinche por ser un cuerpo degradado en la sociedad mexicana al representar la traición y la inferioridad de la condición de la mujer. Es así que la valorización de los personajes femeninos se basa en su papel de madre; a Catalina no se le permite adquirir privilegios de mujer casada ya que un matrimonio sin hijos no tiene validez en la sociedad: “¿Hasta cuándo iba a consentir la afrenta de su esterilidad? Matrimonios como éste no eran válidos”(Castellanos 13). Al no disponer de un útero sano la despoja de todo privilegio. Para ella el 122
matrimonio-‐maternidad, porque ambos deberes van juntos, permiten alcanzar su realización como mujer. La idea de un útero disfuncional está relacionado con la literatura de mujeres por brindarles la posibilidad de procrear a través de la escritura, como es el caso de Sor Juana Inés. La maternidad en la mujer intelectual no es permitida porque descredita su intelectualidad por su asociación con lo corporal y no con la razón. Este útero disfuncional en el caso del personaje de Catalina es representante de mujeres que a través de imágenes grotescas de sus cuerpos rechazan cuerpos normativos establecidos por el discurso hegemónico. Su esterilidad ha provocado asimismo ser puesta al mismo nivel que mujeres de placer: “Y su luna no se volvió blanca como la de las mujeres que conciben, sino que se tiño de rojo[...]Como la luna de las hembras de placer” (Castellanos 12). El color en la obra como he venido postulando sirve para identificar el carácter y la condición de los personajes femeninos. Castellanos utiliza el color blanco para identificar a las figuras literarias con capacidad de reproducción biológica, el blanco representa santidad, la mujer que es madre en la sociedad mexicana se dice que es una santa por sacrificar su deseo, su cuerpo, su individualidad y su conciencia. El color rojo, por otra parte, se utiliza para representar a mujeres repudiadas, abyectos de la sociedad como Julia. A criterio de Emily Hind, Catalina es posicionada al mismo nivel que las prostitutas por mantener relaciones sexuales sin convertirse en madre, lo cual hace este acto ilícito en la sociedad (41). La presencia de Catalina en la narrativa es igualmente representada como un ser peligroso, las mujeres de Chamula le temen, su inhabilidad de concebir ha provocado que respalde una imagen monstruosa: 123
Aunque todas conocían el camino ninguna se atrevió a dar un paso que no fuera en seguimiento de la ilol. Se notaba en los gestos espesantes, rápidamente obedientes, ansiosamente solícitos que aquellas mujeres le acataban como superior. No por el puesto que ocupaba su marido, ya que todas eran esposas de funcionarios y alguna de funcionario con dignidad más alta que la de Winiktón, sino por la fama que transfiguraba a Catalina ante los ánimos temerosos, desdichados, ávidos de congraciarse con lo supernatural (Castellanos 14). La imagen de Catalina como monstruo ocurre al no conformar la norma establecida. Por tanto, se convierte en un ser temible, en una criatura de otro mundo por representar lo anormal. Su afiliación con lo sobrenatural provoca que en la narrativa sea también referida como bruja. Como bien menciona Davis et. al, la imagen del monstruo en la sociedad:“[threatens] the very foundations upon which our values rest: it can challenge the stability of the nuclear family, for instance, and it can contest bourgeois ideologies” (5). Catalina adopta la imagen de monstruo/bruja en Chamula por el peligro que representa. Su monstruosidad se incrementa al adquirir la identidad de ilol, otorgándole título a su anomalía, solamente que en esta ocasión es aceptada por su pueblo. Según Traci Roberts-‐Camp, los personajes representantes de la norma rechazan aquellos que no la conforman para así definir su normalidad (62). En Chamula así como en Ciudad Real se requiere de mujeres abyectas para poder definir lo que se considera aceptable y también para transformar “the anxiety of the borderline subject into the site of the other” (Butler 35). El abyecto hace que Catalina ocupe un sitio de otredad que admite que el 124
discurso patriarcal garantice su poder respecto a la construcción de lo “normativo,” lo cual certifica la conservación del status quo. Por otro lado, la falta de articulación por parte de Catalina igualmente afirma su marginalización. Su dificultad de comunicar se demuestra a su limitada y casi remota conversación con la figura masculina, para Catalina su falta de hijos no amerita la adquisición de voz: Catalina… ¿Con qué derecho una mujer estéril como ella trataba de eludir lo penoso de sus obligaciones? Al contrario; debería compensar esta falta suya aventajando a las demás en abnegación. Sí, esto era lo que estaba considerando a sus adentros Winiktón; Catalina tuvo la apera satisfacción de adivinarlo. Y la rebeldía reventó, como un golpe de sangre en su pecho. ¿A caso ella era culpable de no tener hijos? ¿A qué medio, por doloroso, por repugnante que fuera, no había recurrido para curarse? Todos resultaron inútiles. Tiene la matriz fría, diagnosticaban, burlándose, las mujeres. Estaba señalada con una mala señal. Cualquiera podría despreciarla. Cualquiera. Pero no Pedro, no su marido (Castellanos 32). A pesar de que la ilol se instala en el silencio por no poder pronunciar sus pensamientos ante el personaje masculino, Catalina en la narrativa utiliza el monólogo interior para revelar sus preocupaciones. Mediante esta técnica narrativa el lector penetra los pensamientos de Catalina, los cuales jamás son pronunciados por ella, esto parece sugerir nuevamente que mediante el silencio los personajes femeninos adquieren un discurso femenino, el cual no es reconocido por la figura de autoridad. Los pensamientos de Catalina están constituidos por interrogaciones que 125
no se atreve a pronunciar por temor a recibir una respuesta de la figura patriarcal, dado que el lenguaje en la novela es presentado como instrumento de dominio. El estudio de Nula Finnegan trata la función del monólogo interior en Oficio de tinieblas argumentando que “Castellanos uses interior monologue to privilege some characters over others. There is virtually no interiorization space allocated to Leonardo Cifuentes, the novel’s main male protagonist” (70). Finnegan señala esta técnica narrativa como una característica privilegiada de la figura femenina, aunque es verdad que ofrece la oportunidad de explorar la psiquis femenina o el estado anímico de ellos. A mi parecer el uso del monólogo interior reafirma la imposibilidad de los personajes femeninos de expresarse; las figuras masculinas no requieren de esta internalización, como la voz narrativa lo señala: “Bastaría un palabra de Winiktón para que Catalina volviera al jacal de su familia, allá en Tzajal-‐ hemel[…]” (Castellanos 13). La expresión masculina es presentada como un instrumento de poderío que con sólo articular ejerce control sobre el cuerpo y el destino de los personajes femeninos, lo cual parece ser una de las críticas de la novela.54 El monólogo interior asimismo remarca la complejidad que existe para los personajes femenino de comunicar sus descontentos y sus preocupaciones. La inefectividad del discurso de Catalina se manifiesta igualmente en uno de sus sueños: “se soñaba en conversación con el agua. El diálogo es difícil cuando el
54 Interesantemente, los personajes de Lorenzo e Isidoro Cifuentes carecen de un discurso ya que
ambos hombres en la novela son presentados como impotentes; su falta de masculinidad se relaciona a su falta de voz al ser una característica propia del género femenino. Hasta su mismo nombre Lorenzo, lo señala. En el habla popular mexicano Lorenzo es sinónimo de locura, la cual como he venido indicando se presenta como una característica femenina.
126
otro tiene cara esquiva, los ojos huidizos, la atención vagabunda del que apenas oye una palabra y ya la olvida a quien la ha pronunciado” (34). La figura del agua representa al personaje masculino, a Pedro, por su fluidez y coherencia al comunicar, mientras que Catalina representa una afasia al no poder trasmitir su mensaje, el cual es abyecto dado que; “ya la olvida a quien la pronuncia.” Los personajes femeninos requieren de la intervención de la voz narrativa por su poca eficiencia de comunicar. Esta dificultad suscita principalmente a la falta de subjetividad de Catalina que le impide la adquisición del lenguaje que le brindaría autonomía, coherencia y capacidad de organizar y controlar el mundo a través de las palabras. Asimismo, el hombre en la narrativa es la persona que legitimiza la validez de un discurso, como por ejemplo en el sueño de Catalina sus palabras no tienen significado por no provenir de la persona de autoridad, es decir, el personaje masculino, quien admite que su mensaje trascienda al reconocerse como valido. Esta inhabilidad de comunicar por parte de las figuras femeninas se reafirma nuevamente al encarcelamiento de Catalina a causa de su culto idólatra. En el juicio en contra de Catalina y sus cómplices se expone la dificultad de apropiamiento del lenguaje de los personajes femeninos 55: “la declaración de Xaw fue hecha en español. Las indias no comprendían aquellas palabras que las condenaban y volvían a la figura familiar y rutinaria del viejo sacristán, como a un refugio, como a una esperanza” (232). Estas mujeres no pueden defenderse por carecer de un 55Los únicos personajes literarios indígenas de la novela que demuestran tener una habilidad
lingüística son las figuras literarias masculinas como Winiktón, quien puede mantener un discurso en castellano y en tzotzil. En la narrativa solamente hay una figura femenina, la nana Teresa, quien puede expresarse en español, sin embargo, a su apropiamiento pierde la habilidad de comunicar en su propio idioma. Demostrando de esta manera la imposibilidad de los personajes femeninos de mantener un discurso eficiente por su inferioridad lingüística.
127
conocimiento lingüístico al ser indígenas y mujeres, lo cual impone en ellas el silencio que representa asimismo la afasia. La barrera del lenguaje es otro problema que enfrentan los personajes de Chamula, lo cual limita la posibilidad de una existencia social. Xaw es un miembro de la comunidad de Chamula que habla el mismo lenguaje que ellas, con todo, elige utilizar el lenguaje del opresor para demostrar que es un instrumento de dominación que impone el silencio. Este personaje masculino reproduce la misma subordinación y marginalización que se ejerce en contra de él, esta marginalización contribuye a un círculo de opresión que afecta particularmente a la mujer. Xaw es un hombre que es discriminado también por ser indígena, su dominio del castellano no elimina su “inferioridad” racial, pero si le admite ejercer poder sobre la mujer indígena. Ahora bien, anterior a su encarcelamiento, Catalina al ser la ilol le permite apropiarse de su yo, lo cual le otorga a su vez voz. Cuando Catalina es despojada de esta identidad por subvertir la norma establecida se impone en ella el silencio: La ilol volvía hacia el niño un rostro ansioso, y expectante. Quería, sin duda, hablar; pero su garganta no daba paso más que a sonidos incoherentes, a sollozos abortados. Domingo se hundía en su regazo tapándose los oídos para no escuchar los esfuerzos inhumanos que Catalina hacía para romper su silencio (Castellanos 230). Catalina pierde toda capacidad de enunciar, la destrucción de sus ídolos representa la destitución de su voz y su subjetividad. El intento de Catalina de romper su silencio se relaciona con su tentativa de romper con el patriarcado, que se ilustra al ir nuevamente en busca de sus dioses. Esta cita representa asimismo lo que Kristeva 128
denomina “semiótico”; los sonidos incoherentes emitidos por Catalina lo relaciono con lo precedente del ingreso de la ley simbólica, es decir, el lenguaje, lo cual según Kristeva es el proceso hacia la constitución del sujeto.56 A criterio de Consuelo Navarro su búsqueda es metafóra de su auto-‐descubrimiento (33). Su exploración re-‐establece su yo, lo cual le brinda también la posibilidad de convertirse en madre. Catalina al dar a luz a sus ídolos de piedra rompe con su esterilidad y por ende con su castración, ya que también se rebela en contra de la doctrina dominante. La ilol se reconoce a sí misma permitiéndole adquirir un discurso que es atendido por todo su pueblo. Discurso fragmentado e ilógico que se adquiere a través de su delirio/locura57: Y Catalina habló. Palabras incoherentes, sin sentido. Se agolpaban en su lengua las imágenes, los recuerdos. Su memoria ensanchaba sus límites hasta abarcar experiencias, vidas que no eran las suya, insignificante y pobre[…] ¡Por fin! ¡Por fin! Ya ha terminado el plazo del silencio de la inercia, de la sumisión ¡Vamos a renacer igual que nuestros dioses! ¡Vamos a
56 En su texto Revolution in Poetic language Kristeva señala que el lenguaje está constituido por
elementos semióticos y simbólicos. Lo semiótico lo relaciona con la imitación del sonido que padece de una estructura rígida. Por ejemplo, en la etapa preedípica del lenguaje de un bebé no existe estructura, reglas ni orden. Lo semiótico representa lo femenino/maternal mientras que lo simbólico es principalmente masculino/paternal. Kristeva argumenta que el sujeto surge como resultado de la adquisición del lenguaje, el cual se obtiene a través del ingreso a la ley simbólica. 57 Cuando indico delirio/locura es por la relación que existe en entre ambos. El delirio es sinónimo de locura. El delirio es un tipo de psicosis que se caracteriza por escapar de la realidad al actuar en contra de la norma establecida. El delirio asimismo sirve como mecanismo de defensa que permite conservar la identidad. Catalina a través de su delirio/locura conserva la identidad de ilol, permitiendo que sus dioses depositen toda su sabiduría en ella.
129
movernos para sentirnos vivos! ¡Vamos a hablar tu y yo, para confirmar nuestra realidad, nuestra presencia (Castellanos 212)(Énfasis mío). Al apropiamiento de su papel de ilol, Catalina no solamente se reconoce como sujeto, sino también despierta de ese estado de inercia en el que se encontraba, ahora se siente viva y con derecho de enunciar y penetrar espacios. Su delirio/locura le permite llegar a ese sitio en donde solamente ella existe e importa, en el que encuentra su singularidad y su propio valor existencial. Su locura es la fuga de tradiciones y atavismos caducos. En su discurso Catalina señala la importancia de comunicar para así poder reafirmar su presencia. Esta presencia a la que se refiere Catalina está relacionada a una existencia social y política que solamente puede ser adquirida con el dominio del lenguaje que posibilita su reconocimiento. Como señalé anteriormente, la barrera del lenguaje que enfrenta el indígena y la mujer en la novela imposibilita su integración y reconocimiento social. Según Lindstrom, el individuo que tiene voz da sentido a su mundo para dejar de ser un objeto.
Sin embargo, Catalina es destituida por segunda vez de su autoridad divina y
por tanto de su discurso; el poder de enunciación para el patriarcado permite construir la realidad de los personajes femeninos para así limitarlos de una experiencia propia. No obstante, Catalina pierde toda identidad adquirida al trasgredir el orden social establecido a través de su comportamiento desviado al quebrantar creencias religiosas pertenecientes a la clase dominante. La ilol deja de ser definida a través de su esterilidad y sus poderes sobrenaturales para convertirse en la nada. Su infracción es castigada mediante el anonimato; al concluir la narrativa Catalina sufre una pérdida identitaria: “el nombre de esa ilol, que todos 130
pronunciaron alguna vez con reverencia y esperanza, ha sido proscrito. Y el que se sienta punzado por la tentación de pronunciarlo escupe y la saliva ayuda a borrar su imagen, a borrar su memoria” (Castellanos 368). A criterio de Jean Franco, esta pérdida de identidad ejemplifica el hubris femenino (Plotting Women: Gender and Representation in Mexico 30). Catalina no puede escapar el rol que el patriarcado ha reservado para ella, su intento es castigado a través de la pérdida de su identidad; al convertirla en un ser pasivo, su transgresión vence el tiempo al hacer de ella un mito sin nombre y sin rostro. Esto se puede entender aun mejor si se toma en cuenta los aparatos ideológicos discutidos por Louis Althusser,58 para el filósofo francés, el estado es un aparato represivo que explota, oprime y subyuga a la clase gobernada, en este caso al indígena y a la mujer. En Oficio de tinieblas, el aparato represivo está compuesto por el hombre de clase y raza dominante, como mencioné anteriormente la mujer de clase y raza “superior” puede ejercer poder sobre los personajes considerados de raza y clase inferior. Cuando un individuo invoca un peligro para el estado, como en el caso de Catalina se utilizan medios represivos para castigar sus actos, lo cual se ejemplifica en la narrativa primeramente a su encarcelamiento y seguidamente a su anonimato. Por otro lado, la función del espacio y movilidad en la narrativa como he venido proponiendo muestra su confinamiento social. Catalina en la obra ocupa tres espacios importantes; el jacal, la cueva y la cárcel. Se podría decir que Catalina 58On the Reproduction of Capitalism: Ideology and Ideological State Apparatuses Louis Althusser parte
de la teoría marxista, la cual trata la distribución de medios de producción con motivo de establecer una sociedad sin clases sociales. Althusser examina el aparato represivo constituido por la clase dominante. Si un individuo o grupo invoca algún peligro para la clase dominante existe un sistema regulatorio impuesto por el estado a través de leyes que garantizan la conservación del poder. Entre las sanciones existentes se encuentra el encarcelamiento.
131
puede moverse libremente en comparación con otros personajes literarios de Ciudad Real. Las mujeres de Chamula necesitan de esta movilidad para sobrevivir, mientras que las mujeres de Ciudad Real, con su privilegiado estatus social, no tienen necesidad de abandonar la esfera doméstica. El espacio que constituye el jacal es presentado como un sitio frío, vacío, “cerrado como una nuez,” representante del vientre de Catalina. Su esterilidad ha hecho de su hogar un sitio desértico. En el momento en que Catalina permite que Marcela, Lorenzo y Domingo ocupen este espacio, su hogar deja de pertenecerle al remarcar su otredad. Sin embargo, al encontrar a sus ídolos, el espacio que alguna vez representó su esterilidad ahora es un sitio fecundo, investido de voz. Catalina se apropia de este espacio despojando a la figura masculina de su privilegio de amo y señor del hogar. El jacal representa un espacio heterotópico en el sentido foucaultiano ya que el discurso dominante no rige este espacio, por ser un sitio de negación que está en contra del poder hegemónico, el prostíbulo la Modernidad, en Nadie me verá llorar, es también representante de este espacio. Estos espacios proponen ser una especie de contraespacio, los cuales contradice la perfección máxima de espacios utópicos, los cuales son lugares sin espacio real, según lo afirma Foucault en Of Other Spaces. Dentro de estos “otros” espacios se encuentran las heterotopías de crisis que han sido remplazadas por heterotopías de desviación, las cuales están compuestas por personas que presentan comportamientos desviados en relación a la norma, como lo son los hospitales psiquiátricos, las cárceles y los asilos. Existen también heterotopías de tiempo representadas por los museos y las bibliotecas, por su acumulación del tiempo. 132
Retomando el tema del jacal como espacio de negación hacia el poder patriarcal, en la sociedad se cree que el hombre es la cabeza del hogar por tener dominio sobre su esposa, Winiktón pierde toda autoridad sobre la suya dado que ésta se coloca en condición de igualdad: La mujer que regresó al jacal de Pedro González Winiktón aquella noche, ya no era su mujer. Era una extraña[…] La primera reacción de Pedro fue de ira. Se la habían arrebatado, lo comprendía bien una posesión, un dominio suyo: Catalina. Y para recuperarlo no tenía al alcance más que la violencia. Golpear a su esposa hasta que el dolor[…] Sí, castigarla por su abandono, por su traición. Pedro se sentía desnudo y más, desollado, ahora que el amor, que la necesidad de Catalina por él se había eclipsado (Castellanos 213). La imagen del eclipse en la cita remarca la dificultad del personaje femenino de vencer el patriarcado representado por Pedro, su triunfo es solamente temporal, transitorio como un eclipse. Por otro lado, la cueva es uno de los espacios más interesantes por representar el vientre de la mujer en la novela. En este espacio Catalina se apropia de su subjetividad y es aquí mismo donde se convierte en madre. Sandra Gilbert y Susan Gubar en su texto the Madwoman in the Attic tratan el espacio de la cueva como un espacio femenino que otorga autoridad artística (96). Partiendo de esta misma idea, Catalina encuentra “su cueva,” lo cual le permite gestar a través de sus manos, proceso que se asemeja a la reproducción literaria femenina: “No lo advirtió ni su corazón ni su cabeza. Fueron sus manos, más ciegas, más humildes, pero más obedientes, las que empezaron a buscar a tientas una materia para palpar la forma 133
que ya había presentido” (Castellanos 248). Hay que hacer notar que Catalina al igual que Isabel se caracterizan en la novela como mujeres estériles por su dificultad de concebir, en el caso de Isabel por segunda vez; no obstante, al encontrar su cueva o su habitación privada se les permite procrear figurativamente. El espacio de la cueva, igualmente, otorga a Catalina autoridad como sujeto visto que representa su renacimiento. La ilol regresa al comienzo de todo, al vientre, renaciendo con capacidad verbal y con reconocimiento propio, en su resurgimiento se olvida de toda identidad acogida e impuesta por el orden patriarcal, despojándose a su vez de todo vínculo familiar. A pesar de que la cueva propone ser un espacio de liberación femenino también es presentado como un espacio negativo, como lo enuncia Catalina: “voy a pudrirme aquí, en la tumba, en la cueva” (191). Para la ilol la cueva es sinónimo de tumba, y en cierta forma lo es, dado que al descubrir su cueva también encuentra su muerte simbólica, es decir, al concluir la novela Catalina vive en el anonimato. La cueva se convierte en su propia prisión, tal como ocurre con la imagen de la cueva presentada por Gilbert and Gubar: “But as time passed and her cave-‐prison became more constricted, more claustrophobic” (citado en Annette R. Federico 22). La cueva para Catalina se convirtió en su liberación, pero a su vez en su opresión ante la imposibilidad de liberarse de su preestablecido rol social que se manifiesta en su comparación con la imagen de la tumba. Por otra parte, la cárcel es otro espacio ocupado por Catalina. Según Michel Foucault en The History of Sexuality el sistema de la prisión surge a finales del siglo XVIII como medio de castigo legal cuyo propósito era la “normalización” de sus 134
prisioneros(18). La cárcel es un espacio segregado y encerrado que representa todo espacio ocupado por los personajes femeninos. En la novela, el hogar funciona como una cárcel que mantiene a los personajes femeninos atrapados por no constituir la norma, como ocurre con las solteronas de Ciudad Real, o simplemente por su condición de mujer. La prisión constituye lo no deseado, lo anormal, lo ilegítimo, pero más importante aún lo abyecto de la sociedad. En Bodies that matter, Judith Butler trata el concepto de lo abyecto señalando que: “through these forces of abjection and exclusion, the abject is provided with a concrete identity and occupies a place, whether that place be a prison[...]zone of inhabitability a place where society dispose of its excrement” (28). Es así que la cárcel le ha brindado a Catalina una espacio particular que subraya su otredad, la cual ocurre al adoptar una identidad abyecta. A criterio de Lucía Guerra Cunningham; “el indígena y la mujer son, por lo tanto, [en Oficio de tinieblas] individuos que se mantienen en una situación de exilio con respecto a los códigos dominantes” (38). Es así que Catalina representa lo abyecto en todo el sentido de la palabra al sufrir una doble abyección por ser indígena y mujer, la cual incrementa su anormalidad. La cárcel es un espacio ignominioso que recalca aún más su doble abyección. Si se parte de la teoría de Butler, el despliegue de negatividad que presenta la imagen de Catalina sirve para construir el Otro, el cual desafía lo que se considera “positivo” en la sociedad para disputar el status quo. Esta imagen negativa que porta Catalina en la narrativa invoca desde el comienzo un desafío, en particular si utilizamos la propuesta de Diana Coole con respecto a lo que constituye lo negativo 135
o la negatividad en la sociedad: “Negativity bears connotation of alterity, the non-‐ rational, and unrepresentable”(3). Por tanto, se puede argüir que la imagen de Catalina desestabiliza lo que se considera una ilusión óptica de la normalidad. La ilol no presenta una imagen positiva dado que solamente se puede adquirir siguiendo el parámetro cultural. Cada espacio habitado por Catalina define y confirma su alteridad por ser el hombre quien domina y controla estos espacios. Estos espacios son representantes de heterotopías por ser espacios de exclusión. Las diversas mujeres en la novela están atrapadas a normas culturales que les permiten ocupar solamente espacios de confinamiento, los cuales se asimilan a una prisión para imponer el silencio perpetuo en ellos. Rompiendo con el mito de la maternidad Otro tanto se puede decir acerca del confinamiento de los personajes femeninos en relación a la maternidad. Castellanos interpreta la maternidad como papel que aprisiona a la mujer mexicana, lo cual provoca su enajenación al ser únicamente valorizada a través de esta función. La maternidad históricamente, en particular en México, ha sido interpretada como un hecho natural y universal que causa la devaluación y la otredad en la mujer. Recordemos también que Kristeva argumenta algo similar con relación a la marginalización de la mujer que hace que se convierta en un ser abyecto en la sociedad. Interesantemente, la única mención de embarazo en la novela hace alusión al concepto de lo abyecto postulado por Kristeva, quien declara que la maternidad
136
representa básicamente la condición abyecta desde principios de la historia, el embarazo y en particular el dar a luz era visto como impuro y sucio. Por lo tanto, Castellanos rompe con el mito de la maternidad en México al interpretar el embarazo como un proceso de repulsión y rechazo por parte de la figura femenina. Hay que hacer mención de que esta imagen negativa del embarazo se enfatiza en la novela por ser producto de una violación proveniente de un hombre blanco: Instintivamente se llevó las manos al vientre como para detener eso que iba creciendo, implacable, dentro de ella, hora tras hora, más y más que terminaría por devorarla. Empezó a sentirlo: eso se movía, golpeaba y asfixiaba. Un espasmo de asco... (Castellanos 46). Castellanos figura el embarazo como un proceso que consume y atrapa el cuerpo femenino, Marcela está cautiva en su propio cuerpo. El nonato al que es referido como eso se asemeja a un monstruo que disipa el deseo y el cuerpo de la mujer. Para Castellanos el embarazo no es un privilegio femenino sino una enfermedad. En Mujer que sabe latín... Castellanos hace una declaración similar: “La preñez es una enfermedad cuyo desenlace es siempre catastrófico para quien la padece” (15.) En ambas instancias la escritora mexicana argumenta que la expulsión de “eso” tiene un final catastrófico, lo cual hace suponer que Castellanos no se está refiriendo a una posible muerte de la madre durante el parto, sino a una muerte figurativa de la mujer ya que su individualidad fallece en el momento del nacimiento del nonato; la misma Kristeva declara: “ One does not give birth in pain, one gives birth to pain” (167). Ahora bien, los sinónimos de la palabra embarazo en la Real 137
Academia Española concuerdan con la imagen presentada por Castellanos; impedimento, inconveniente, turbación, obstáculo, compromiso, estorbo, etc. El cuerpo materno de Marcela representa lo que Kristeva considera un objeto de odio y deseo, de envidia y abominación, que contraponen las dos visiones de Isabel y Catalina, quienes desean convertirse en madres. Como mencioné previamente, es importante advertir que este asco que el embarazo produce en Marcela se relaciona a la temática principal de la novela que es el género, la clase social y la raza que parte de un contexto indigenista. Marcela fue violada por Leonardo Cifuentes, un hombre blanco, un ladino de posición privilegiada, la impunidad de su delito ha quedado marcada en su cuerpo a través de su embarazo. A criterio de Nula Finnegan, la representación monstruosa del embarazo y la maternidad en obras como Oficio de tinieblas es indicativo de la estructura patriarcal que tienen como objetivo dominar el cuerpo femenino: “the fetus monster that invade these women’s body are the grotesque offspring of the phallic powers that created them. All are products of a tyranny that is sustained by means of the female body” (“Reproducing the Monstrous Nation” 1006). La criatura reafirma el control que el hombre ejerce y continúa ejerciendo sobre el cuerpo de la mujer. Como se ha venido mostrando las figuras literarias femeninas son definidas en función a su cuerpo y a su sexo. Particularmente, los personajes de Isabel y Catalina, quienes son valorizados a través de la adquisición de la identidad de madre. Ambos personajes padecen un conflicto de identidad por no cumplir con su deber biológico. 138
A pesar de que Isabel es madre en la narrativa, su maternidad es cuestionada al no conformarse al modelo terrenal de la “buena madre.” Isabel necesita de la presencia de una mujer indígena, lo cual es una deshonra en sí al requerir de una mujer “inferior” para la sobrevivencia de su hija Idolina.59 El cuerpo de Isabel, así como el de Catalina, son presentados como entidades disfuncionales. La falta de lactancia de Isabel lo relaciono también a la idea de carencia o falta (lack) que ha venido definiendo a la mujer. Esta falta, si se parte del pensamiento freudiano, está relacionada a la ausencia del miembro masculino que subraya supuestamente la inferioridad biológica de la mujer. Asimismo, Elizabeth Grosz argumenta que: “women are thus conceptualized as castrated, lacking, and incomplete as if they were inherently qualities (or absences) of their (natural ) bodies rather than a function of men’s self representation”(38). Isabel, al no poseer un cuerpo funcional, es juzgada incompleta por la sociedad al ser la mujer conceptualizada a través de parámetros establecidos por el hombre. Al no producir suficiente alimento se cuestiona su capacidad de ser madre, la cual se reafirma en la imposibilidad de concebir por segunda vez. La lactancia materna en la antigüedad era considerada un elemento constitutivo de la “buena madre”, en particular cuando se utilizaba la imagen de la Virgen María lactando para edificar esta imagen en la sociedad. Según María Victoria Casilla la mujer sin lactancia se consideraba un fracaso como esposa y madre (25). Ciertamente, Isabel fracasa como esposa y madre en la novela al 59 La nana Teresa es forzada a ser la principal proveedora de alimento de Idolina. Isabel a la falta de
lactancia se empeña en salvar a su hija aunque eso indique arrebatarle la vida a otro recién nacido. A la nana se le prohíbe alimentar a su propio hijo ya que según Isabel no hay suficiente alimento para Idolina, lo cual causa eventualmente la muerte de su hijo. A pesar de que la nana intenta huir, Isabel va en busca de ella. A través de este suceso se exhibe la importancia de la raza dentro la narrativa ya que determina el derecho a vivir.
139
permitir que su esposo mantenga relaciones sexuales con otras mujeres y por no cumplir con su responsabilidad de madre, la cual es el desarrollo y la calidad humana de su infanta. La maternidad en la novela es presentada también como único medio que permite la realización de sus personajes femeninos por su reconocimiento en la sociedad. La melancolía que reside en Isabel y Catalina representa su crisis ya que permite que sean definidas a través de su carencia. Sin embargo, la idealización de la maternidad por parte de Isabel y Catalina es la antítesis del personaje de Julia al ser la única figura literaria que dispone de su cuerpo al elegir no tener hijos: Julia no había querido tenerlos. Para entregarse por entero a Fernando. Para no ceñirlo con un nudo más. Y también porque temía la propia esclavitud. No, no era miedo ni al dolor ni al peligro ¿No era peor un aborto que un parto? Y sin embargo ella abortó. Deliberadamente. Y tan sin remordimientos que jamás la había atormentado la necesidad de compartir, ni siquiera con Fernando, su secreto (Castellanos 138). Para Julia, a diferencia de Isabel y Catalina, su falta o escasez de hijos le otorga libertad. La Alazana objeta el cuerpo materno permitiéndole la formación de su yo, para así abandonar su condición subalterna. Aunque en la narrativa este abandono es sólo parcial al convertirse en la amante de Cifuentes. Esta posible escapatoria que presenta Castellanos a mi parecer no solamente se exhibe a través de Julia, sino también con los personajes de Isabel y Catalina. Toda figura femenina que abandona la identidad de madre logra adquirir su 140
subjetividad. Por ejemplo, Isabel se reconoce como sujeto en el momento que se apropia de su sexualidad, al abandonar su deber de madre. Al parecer a los personajes femeninos no se les permite desempeñar su maternidad y su sexualidad al mismo tiempo, ya que contradice la imagen de santa que se ha venido construyendo en la sociedad. Esta misma escapatoria se ilustra con Catalina, quien decide renunciar a su identidad de madre al apetecer poder: “El contacto con la multitud se le había convertido en un vicio y no perdía la esperanza de desempeñar ante ella, otra vez, el papel principal” (Castellanos 300). Catalina al despojarse de su maternidad le admite reconocerse a sí misma; su deseo de poder la lleva a sacrificar a Domingo, hijo adoptivo de ella. En el episodio tan grotesco de la crucifixión de Domingo, Catalina respalda nuevamente una imagen monstruosa por ser juzgada “mala madre,” lo cual le permite renunciar a su imagen de santa adquirida a su maternidad y también le admite oponerse a la doctrina dirigida por la raza dominante. Según el estudio realizado por María Victoria Castilla a la buena madre no se le permite descuidar a sus hijos al ser responsable de sus necesidades (202). Por tanto, su deseo de poder no concuerda con su deber de madre, así como la sexualidad de Isabel, Catalina no puede apetecer poder dado que su único objetivo al ser mujer y madre es complacer el deseo de los demás y no el propio. La adquisición de una conciencia propia se considera en la sociedad mexicana un acto egoísta que favorece una imagen negativa; mujeres que han renunciado al sacrificio de la maternidad a través del filicidio o el abandono de sus hijos se convierten en seres repudiados. El personaje de Catalina hace alusión a la 141
figura de la llorona por su filicidio y por estar condenada a penar y vivir en el anonimato.60 Catalina al no conformar lo prescrito socialmente es considerada un monstruo, lo cual le permite sin embargo, encontrar su libertad: “Por primera vez no se extravía en falsas veredas. Sabe lo que ha de decir y encuentra las palabras justas Ni balbuceo ni enigma[...] Catalina conserva la lucidez; es dueña de sí misma es libre” (Castellanos 324). Es aquí donde se aprecia la verdadera crítica de la novelista mexicana, el verdadero poderío reside en la mujer que rechaza ser definida a través de papeles asignados a ella, roles o ideologías perpetuas que presumen ser una responsabilidad cívica como el ser madre. Asimismo, a su rechazo, Catalina logra apoderarse de un lenguaje lógico, el cual es un instrumento de dominio dentro de la narrativa. Catalina no teme enunciar sus pensamientos visto que ahora es dueña de sí misma. La oposición de Castellanos se acentúa aun más en su última obra publicada, El eterno femenino (1975), la cual utiliza el humor satírico para hacer una explícita protesta social en contra de los roles asignados a la mujer en la historia mexicana, particularmente centrándose en el mito de la maternidad.61
60 La llorona, es una mujer cuyo llanto se escucha por las calles en busca de sus hijos. Se desconoce la
antigüedad de esta leyenda, según Michael Kearney hay evidencia de su existencia desde principios de la época colonial. La leyenda relata la historia de una mujer indígena, quien es abandonada por su amante y en su momento de locura ahoga a sus hijos en un río. Después de su muerte se dice que va penando por las noches en busca de sus hijos y va seduciendo hombres para guiarlos por lugares peligrosos. Se ha relacionado esta figura también con la Malinche, ya que ambas están condenadas a penar por la eternidad a causa de su filicidio (Kearney 199).
142
El primer acto representa actitudes estereotipadas hacia la maternidad, el personaje de Lupita es aleccionada para conformar la imagen de la madre abnegada, es decir, la madre virtuosa, pura e inocente. Su mismo sobrenombre impone en ella la maternidad al hacer alusión a la Virgen de Guadalupe, figura virginal símbolo del poder patriarcal. La madre de Lupita define lo que significa ser madre: (El sonido de la voz de la madre se pierde entre el estruendo de los truenos y relámpago de una tempestad desatada[...] la voz de la mamá que dice:) “No hay felicidad comparada a la de ser madre, Lupita. Aunque te cueste, como en muchos casos, la vida. Y siempre la juventud y la belleza. Ah, pero ser madre...ser madre... (Eterno femenino 45). Esta cita ilustra el tono satírico de la obra. Es evidente la crítica de Castellanos hacia la glorificación de la maternidad a través del uso del trasfondo, la tempestad sirve como simbolismo de la maternidad que rompe con la visión utópica presentada por el patriarcado. La madre de Lupita es un ejemplo perfecto en la novela de la perpetuación de ideologías al imponer en su hija el mismo futuro que ella y al no permitirle
61 El eterno femenino está dividido en tres actos. La trama comienza con el personaje de Lupita quien
se encuentra en un salón de belleza utilizando un nuevo dispositivo electrónico en los secadores de cabello que incita tener sueños. El primer acto se centra en la figura de la ama de casa y la madre. En el segundo acto se hace una revisión de la historia de México y sus figuras históricas, comenzando con la Malinche para concluir con la revolucionaria Adelita, ofreciendo una versión distinta de la historia oficial. En el tercer acto, uno de los actos más importantes porque se puede escuchar la voz de Castellanos, Lupita se prueba distintas pelucas con el propósito de encontrar la que mejor quede con ella, cada peluca brinda posibilidades, es decir, otorga diferentes alternativas de ser en la sociedad mexicana: la solterona, la amante, la prostituta, la intelectual. Lupita al final de la obra descubre que sus posibilidades son limitadas y decide abandonar el salón de belleza.
143
romper con el círculo de tradiciones y responsabilidades que la han venido marginalizando: “No vas a ser distinta de lo que fui yo. Como yo no fui distinta de mi madre. Ni mi madre distinta de mi abuela” (Castellanos 24). La madre de Lupita exhibe la complicidad de la mujer dentro del sistema de poder.
Asimismo, uno de los temas focales que he venido discutiendo es la
sexualidad en las figuras femeninas. Tanto en El eterno femenino como en Oficio de tinieblas la sexualidad y la maternidad se presentan como polos opuestos que no pueden unificarse. Lupita, como varias de las figuras femeninas, con excepción de Julia, es reprimida sexualmente. A Lupita no se le permite disfrutar de su sexualidad por no encajar con la imagen de mujer decente que conforma la identidad de madre y esposa en la sociedad. Como he argumentado, Oficio de tinieblas manifiesta el conflicto y pérdida de identidad que subsiste en la representación literaria femenina mexicana. Los personajes femeninos se presentan como seres atrapados por su confinado papel social que hace que permanezcan en espacios marginalizados en la sociedad. Los registros lingüísticos en la novela codifican rígidamente los roles sociales de las figuras femeninas. La falta de voz de Isabel, Julia y Catalina incrementa a su muerte textual, lo cual provoca que residan en un imperecedero silencio. Los personajes femeninos se definen a través de su “privilegio femenino,” el cual es el ser madre. Castellanos en su oposición a la identidad de madre, desmitifica la imagen glorificada de la maternidad para brindar una posible escapatoria a esta melancolía. Las figuras femeninas que renuncian a su destino biológico y, por ende, a
144
su preestablecido papel social logran construir un consciente yo, al reconocerse a sí mismas. Oficio de tinieblas es una novela cuyo mismo título hace reflexionar al lector. ¿Será que la escritora mexicana utiliza este título para aludir a ese oficio tan temible que es el de ser mujer en una sociedad patriarcal? Cualquiera que haya sido el motivo de la elección del nombre de esta novela, Oficio de tinieblas presenta la marginalidad de género, clase social y raza que define la existencia femenina, lo cual revela las limitaciones de sus vidas que provocan sentimientos de pérdida. Estas limitaciones han reducido a las figuras femeninas al silencio; Castellanos lucha por la recuperación de la voz y el derecho del lenguaje al presentar una paradoja en el discurso femenino, la cual está constituida a través del proceso de internalización de los personajes femeninos. Esta internalización está constituida por el silencio, el monólogo interior y la voz narrativa, cuyo propósito es trasmitir los pensamientos de las protagonistas para hacer del lector su cómplice. Su falta de articulación frente a la figura de autoridad imposibilita su integración social y política al no poder ingresar a lo que Kristeva identifica como ley simbólica, es decir, el lenguaje.
145
Capítulo III-‐ Mirada melancólica: máscaras femeninas Enmascararse como defensa en un intento por enmarañar las redes que lo oprimen...en una máscara de disimulo y de medios tonos, de finuras cortesías, hipocresías y de desprecio: es una manera de protegerse... (Bartra 188). Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask, and he will tell the truth (Oscar Wilde) Estas citas abren un posible acercamiento a la novela Arráncame la vida (1985) de Ángeles Mastretta por ser la expresión femenina en la obra adquirida a través del uso de máscaras. La voz femenina en capítulos preliminares como en el presente se obtiene a través de la locura, la internalización y la música, máscaras que marginalizan, pero a su vez liberan a los personajes femeninos. En capítulos anteriores, Cristina Rivera Garza y Rosario Castellanos ficcionalizan eventos históricos para presentar una perspectiva femenina. En este capítulo Mastretta hace uso también de la ficción histórica para representar la posrevolución a través de la mirada de Catalina Guzmán, personaje principal femenino, que exhibe un conflicto interno de identidad y reconocimiento que hacen de ella una especie de personaje ficticio dentro de su propia vida. Esta falta de reconocimiento se encuentra profundamente arraigada al control que la figura masculina, Andrés Ascencio, ejerce sobre ella, lo cual provoca que utilice máscaras como vehículo que le admite expresarse libremente. Su crisis se manifiesta mediante declaraciones como: “ No quería ser yo,” “Otra quería ser yo,” las cuales se reproducen en toda la novela. Parto del concepto de melancolía propuesto por Freud y Kristeva para explicar esta crisis que persiste en el personaje femenino. Como se ha venido 146
mencionando en capítulos anteriores, la melancolía es una pérdida que ocurre en el interior del sujeto y éste no logra identificarla. A pesar de que Catalina está consciente de esta pérdida, presenta características pertenecientes al carácter melancólico, como por ejemplo: “una rebaja en el sentimiento de sí que se exterioriza en autorreproches y autodenigraciones” (Freud 242). Asimismo, la noción de lo abyecto formulada por Kristeva, como previamente indicada en otros capítulos, describe la condición femenina dentro del sistema patriarcal. Kristeva argumenta que la mujer es un ser abyecto dentro de la sociedad por estar reducida a su mera capacidad biológica. Esto se exhibe en distintas ocasiones en la narrativa en particular durante la inauguración del monumento a la Madre en la ciudad de México, donde el presidente de la república, Fito, otorga un discurso para exaltar la importancia de la maternidad en la mujer mexicana, seguidamente Catalina confiesa: “Había detestado alguna vez ser madre de mis hijos y de los ajenos, y estaba en mi derecho a decirlo” (Mastretta 40). En este capítulo se demostrará a través del estudio del personaje de Catalina la melancolía como característica principal de la representación femenina en la literatura mexicana moderna, la cual propone ser el resultado de la posición secundaria que ocupa la mujer en la sociedad. Este capítulo está dividido en tres partes; la primera parte analiza el contexto histórico y narrativo de la novela. Se comienza con el establecimiento de la historia que ocurre durante el período posrevolucionario e inicios de la modernidad en México. Se brinda una interesante propuesta al diferenciarse de la opinión generalizada de críticos quienes han clasificado esta novela como Bildungsroman. Mi estudio no trata de la formación de 147
Catalina como mujer independiente, sino del sentido de pérdida que reside en ella, lo cual se exhibe a través de su constante deseo por convertirse en otra persona. Su enajenación incrementa aún más al no poder reconocerse como sujeto sin la presencia masculina. El uso de la cultura popular, en particular las telenovelas y los boleros marcan la transformación del país hacia la modernidad. Al utilizar la cultura popular se modifica el lenguaje literario para alcanzar a más lectores a su uso de un lenguaje coloquial. Se analiza esta novela como best seller y su popularidad, la cual incrementa a su proyección cinematográfica. A través del estilo de la novela, sus técnicas narrativas y su lenguaje coloquial Mastretta crea una cercanía con su lector, particularmente con una audiencia femenina, al sugerir estar observando una telenovela. Se estudian las convenciones del melodrama que facilita el acercamiento con su espectador al representar otra manera de relatar la historia oficial que parte de una perspectiva femenina. Se analiza la posible resolución a esta melancolía que abate al personaje femenino dado que a primera vista Arráncame la vida no parece brindar ninguna esperanza a Catalina ya que concluye la narración enunciado: “casi feliz,” ya que su triunfo en contra del patriarcado aparenta ser algo temporal. Sin embargo, tomando en cuenta la ironía como característica del melodrama, este “casi feliz” otorga una posibilidad de liberación femenina. Asimismo, se analizan las convenciones de lo que constituye un final feliz impuesto por el orden patriarcal, el cual se difunde a través de las telenovelas. Catalina tendrá que reconocer la falacia del final feliz para así encontrar su individualidad y por ende abandonar sus sentimientos de pérdida.
148
La segunda parte examina el deseo de Catalina por explorar el mundo, el cual sólo puede ser obtenido a través de la mediación de la figura masculina. Esto hace patente el confinamiento social y emocional de Catalina. La escasez de libertad que presenta este personaje se manifiesta mediante el tedio femenino y su obligación de convertirse en madre. A pesar de que Catalina rompe con el mito de la maternidad mediante su inconformidad y rechazo del papel de madre continúa siendo definida a través de un molde puramente biológico. Igualmente, se analiza su deseo de aprendizaje, que se origina en su obsesión por sentir, cuestionando a su vez el verdadero significado de este sentimiento, dado que en la novela el sentir no solamente se refiere a sentir sexualmente, sino también el sentirse sujeto. En efecto, el sentir sexualmente se obtiene mediante el reconocimiento del cuerpo femenino, el cual está sujeto a inscripciones sociales e históricas que provocan que el cuerpo de Catalina esté regido por la voluntad masculina. Mientras que la obsesión por sentirse sujeto constituye más bien una búsqueda de la individualidad femenina, un proyecto que remarca su crisis de identidad puesto que se promueve a través del complejo de inferioridad que impone la figura masculina. La idea de “sentir” es una paradoja interesante visto que el sentir aunque sugiere ser algo íntimo y personal, es determinado en la narrativa por el personaje masculino. A pesar de que Catalina aparenta poseer libertad, es el resultado de su privilegiado estatus social, como la misma Mastretta lo afirma en una entrevista: “Y ella, Catalina, no es una mujer conscientemente feminista: es bastante libre porque es rica” (Peralta 25). Pero ante todo su libertad sirve para reafirmar el poder que la figura masculina ejerce sobre ella. Se analiza cómo el personaje de Andrés Ascencio realiza un abuso psicológico y 149
emocional en contra de la figura femenina. Claudia Schaefer lo ha visto en estos términos: “Each time she [Catalina] ‘puts one over’ on Ascencio she also reaffirms the fact that the power he represents is not just individual but is constructed on gender and is deeply embedded in the structure of society” (91). Ciertamente, Catalina parece no lograr vencer al patriarcado por pertenecer al género desfavorecido dentro del sistema de poder. Aunque Catalina en ocasiones abandona los conceptos tradicionales de lo que supuestamente define lo femenino y lo masculino, nunca logra subvertir las normas establecidas por temor a perder su posición socioeconómica privilegiada. El intento de Catalina de abandonar su hogar origina a su búsqueda de individualidad, que no será obtenida por ser confrontada con otra realidad: Un día salí de la casa y tome un camión que iba a Oaxaca. Quería irme lejos, hasta pensé en ganarme la vida con mi trabajo, pero antes de llegar al primer pueblo ya me había arrepentido. El camión se llenó de campesinos cargados con canastas, gallinas[...] Un olor ácido, mezcla de tortillas rancias y cuerpos apretujados lo llenaba todo. No me gustó mi nueva vida. En cuanto pude me bajé a buscar el primer camión de regreso[...] Regresé pronto, y me dio gusto entrar a mi casa (Mastretta 17). Catalina prefiere vivir bajo el dictamen patriarcal que vivir en la pobreza, lo cual promueve este conflicto identitario en ella que se reafirma al portar máscaras. En la última parte del capítulo, se examina el uso de las máscaras partiendo de las ideas de Octavio Paz y Roger Bartra, quienes aseguran que éstas sirven para preservar y defender al individuo que las porta. El laberinto de la soledad de Paz y La 150
jaula de la melancolía de Bartra tratan de la formación del carácter mexicano, en particular el uso de las máscaras que admite ocultar el ser y conservar la intimidad. Dentro de esta construcción, en particular en Paz, la mujer no figura por ningún lado, proponiendo que las máscaras son esencialmente masculinas por ser la mujer una entidad “abierta” que deja al descubierto su intimidad. A pesar de que Paz parecería separar el “carácter mexicano” de la mujer, el concepto de las máscaras es utilizado por la mujer mexicana a través de nociones de pudor que admiten disfrazar su intimidad y también permiten su sobrevivencia al seguir el modelo de conducta impuesto en ella. Es así que el concepto de las máscaras lo utilizo en mi lectura del personaje de Catalina, quien se enmascara a través de los boleros y la mentira para enunciar sus deseos sin peligro de ser sancionada. La funcián de las máscaras la he venido discutiendo desde el comienzo de mi estudio, la locura y la internalización, así como la música y la mentira admiten la sobrevivencia de los personajes femeninos. El título de los boleros en Arrancáme la vida juega con las emociones del lector para hacer de él su cómplice, al poder conocer los verdaderos sentimientos de la protagonista, los cuales están disfrazados en la música. Asimismo, se examina la función de la mentira, la cual pretende conservar el sistema de identidad de género que confirma el control masculino. Se parte de Judith Butler para mostrar como esta identidad de género es constituida por expresiones perfomativas que posibilitan la sobrevivencia de Catalina al disfrazarse a través de comportamientos “femeninos,” los cuales remarcan su “decencia.” Es así que la protagonista requiere de estas máscaras que hacen de ella un simulador al convertirse en un personaje ficticio de su propia vida. 151
Contexto histórico y literario Arráncame la vida sitúa su narrativa durante el período posrevolucionario para concluir en los años 40. Esta transición de décadas fue crucial para la formación de lo que se denomina el México contemporáneo. Se centra en el estado de Puebla y su política, allí se inicia la historia entre Catalina y Andrés Ascencio. La historia de México se utiliza como trasfondo para exhibir las ambiciones políticas de Andrés, quien procura convertirse en el presidente de México. Esta novela mezcla lo real con lo ficticio con la mención de personajes históricos como Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho (Anderson 20). Varios críticos han definido esta novela como Bildungsroman, críticos como Judith Gerendas han afirmado que Arráncame la vida trata de la formación de Catalina, quien asume una posición liberadora de la mujer oprimida (94). Sin embargo, estos críticos han olvidado mencionar el perpetuo deseo de Catalina de convertirse en otra persona; su enajenación se demuestra hasta al final de la narración al declarar: “Me sentí libre. Tuve miedo” (Mastretta 270). Lo importante de esta enunciación es que aunque Catalina ha obtenido libertad, a la muerte de Ascencio, todavía no puede o no sabe cómo definirse a sí misma, dado que su identidad parece estar definida a través de la presencia masculina. Por otro lado, el uso de la cultura popular como; las telenovelas, los diarios y, en particular, los boleros enfatizan la transformación y evolución del país a la influencia norteamericana que remplazará, por ejemplo, este género de música por
152
el rock and roll en la década de los 60.62 El uso de la cultura popular rompe con el paradigma tradicional literario para hacer de esta novela un best seller mexicano y su popularidad aumenta a su adaptación en la pantalla grande.63 En la novela el estilo, las técnicas narrativas y el uso de un lenguaje coloquial posibilitan la cercanía al lector, en particular una audiencia femenina, al sugerir estar observando una telenovela que cuenta los trapitos sucios de un célebre general revolucionario y su esposa. El uso de este género popular, el melodrama, desde las prácticas discursivas del poder se ha considerado como una literatura inferior al no imitar el canon literario. Dentro de este discurso se debate también la idea de género en la escritura. Diversas escritoras han adoptado la idea presentada por Helene Cixous, la cual propone abandonar la identidad de escritora visto que desde ahí se está determinando su género: The majority of woman that write have considered, until very recently, that they do so not as women, but rather as writers. Such women claim that their 62 La idea de la cultura popular desde la crítica literaria ha servido para contraponer el discurso
popular entre el discurso homogéneo representante de la clase dominante. La cultura popular representa el pueblo, y en cierta forma lo dominado. Según muestra Gilberto Giménez, la cultura de masas o en sus propios términos las culturas dominadas son culturas de la privación y la necesidad (75). 63 La popularidad de Arráncame la vida ocurre por la incorporación del melodrama, y el uso de un lenguaje coloquial, lo cual provoca que su literatura apele a un público más extenso. En “The Superescritora Ángeles Mastretta: The Strategies of a Best-‐Seller Writer in Projecting and Maintaining (Literary) Superstardom” Jane Elizabeth Lavery trata de la notoriedad de Arráncame la vida y Mal de amores, novelas que se convirtieron en best sellers y han sido traducidas a varios idiomas. Para Elizabeth Lavery, la popularidad de ambas novelas, en particular Arráncame la vida, se debe a que Mastretta ha adquirido un estatus de celebridad ante su constante aparición en los medios de comunicación y revistas de moda. Su fama incrementa a la adaptación de la novela Arráncame la vida a la pantalla grande, la cual ha atraído a nuevos lectores. La creación de su blog “Puerto libre” en Pais.com, espacio virtual que le asegura su popularidad, según Lavery, discute temas de la vida cotidiana, políticos y hasta sucesos personales que eliminan la barrera que existe entre el lector y el autor al fomentar una intimidad con sus seguidores. Sin embargo, esta popularidad y acercamiento con su público ha causado una respuesta negativa por parte de aclamados escritores, como por ejemplo Elena Poniatowska, quien cuestionan su talento y compromiso literario.
153
sexual difference doesn’t mean anything, that there is no attributable difference between masculine and feminine writing (85). Ahora bien, entiendo que Arráncame la vida, sugiere ser una literatura femenina no por su estilo narrativo ni su temática, sino por la incorporación del melodrama, el cual está dirigido mayormente a una audiencia femenina. El uso del melodrama es refutado por escritores visto que su contenido tiene como propósito apelar a las emociones de su lector, lo cual para ellos devalúa el contenido literario. No obstante, en El arte de la ironía, Carlos Monsiváis trata el melodrama no solamente como un género literario, sino también como producto de la modernidad mexicana. El melodrama moviliza las emociones de su espectador y a su vez presenta ser subversivo al negar su conformismo, es decir, a pesar de que el melodrama aparenta reforzar los valores dominantes está constituido por contradicciones que otorgan voces alternativas dentro del mismo texto. Esto es posible por la incorporación de distintos géneros literarios como romances, narrativas de crímenes y espionaje, suspenso, entre otros, los cuales afirman su complejidad. En una entrevista, Mastretta trata de la importancia de la integración del melodrama: “Yo no creo que deberíamos de despreciar el melodrama, pero sí mejorarlo... el chiste de hacer literatura con el melodrama es ponerle adentro ironía, sentido del humor y malicia” (Llarena 5). A pesar de que su novela propone ser una literatura femenina, a la incorporación del melodrama, lo cual contrapone la idea de la inexistencia de género en la escritura, Mastretta utiliza una mirada femenina para acercarse a una realidad concreta y cotidiana que crea un acercamiento con su lector al relatar la historia de México de una manera distinta, alejada de la literatura consagrada en 154
Latinoamérica, en particular las clásicas novelas de la revolución mexicana como: Los de abajo de Mariano Azuela, El águila y la serpiente de Martín Luis Guzmán, La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes, entre otras. No obstante, la aparente simplicidad textual de Arráncame la vida y su comercialización han servido para devaluar su contenido literario, la misma Elena Poniatowska lo enuncia al denominar la escritura de Mastretta como femenina: “Isabel Allende, Ángeles Mastretta o Laura Esquivel entran en la literatura como fenómenos comerciales y hacen “literatura femenina” (22). Por otro lado, la voz narrativa es distinta en comparación con las novelas estudiadas en capítulos previos, Catalina es el único personaje femenino que narra su historia. La posibilidad de relatar su propia historia es el resultado del cambio y el progreso del país como nación moderna. Esto sugiere ser el reflejo de los posibles cambios que esta modernidad conllevará para la mujer, los cuales admitirán la construcción de su propia realidad al reconocimiento de su voz en la sociedad. Sin embargo, Arráncame la vida, es una novela que al parecer no propone ninguna salida a esta melancolía femenina. Su conclusión; “casi, feliz,” brinda pocas esperanzas a Catalina por ser su triunfo en contra del patriarcado algo momentáneo al aparecer otra figura masculina que amenaza su recién adquirida independencia. A pesar de que la viudez aparenta ser el estado perfecto de la mujer como uno de los personajes femeninos afirma en la novela, el personaje de Bibi, amiga de Catalina, opina lo contrario: “Estoy harta de no tener protección, Catalina. Es horrible ser viuda pobre, todo el mundo te quiere meter mano” (113). Para Bibi el ser viuda es un peligro visto que da oportunidad a la figura masculina de tomar ventaja, la viudez 155
también es considerada un estado vulnerable en la mujer. Aunque Catalina dispone de riqueza, se puede observar desde el entierro del general Ascencio el comienzo de una vida de asecho por falta de la presencia masculina. Por otro lado, si se toma en cuenta la ironía como elemento característico del melodrama, este “casi, feliz” abre una alternativa de liberación femenina, es decir, cuestiona la falsedad de ese final feliz representado por la cultura popular, en particular por las telenovelas. La muerte del general Asencio es el comienzo de su autonomía y por tanto de su felicidad, lo cual se manifiesta al subrayar que a partir del fallecimiento de la figura masculina Catalina podrá disponer de su voluntad: Así era Zacatlán, siempre llovía. Pero a mí ya no me importó que lloviera en ese pueblo, era mi última visita. Lo pensé llorando todavía y pensándolo dejé de llorar. Cuántas cosas ya no tendría que hacer[....]Cuántas cosas haría, pensé bajo la lluvia a carcajadas[...]Divertida con mi futuro, casi feliz (270). La liberación del estado melancólico del personaje femenino ocurre a la muerte de su titiritero, quien ha controlado y regido su cuerpo, para entender la falacia de un final feliz que impone ciertas expectativas con el propósito de reafirmar creencias patriarcales. Esta imagen del final feliz se promueve a través de las telenovelas, las cuales han contribuido a la construcción de la identidad cultural en México, principalmente al reproducir los valores de una sociedad profundamente patriarcal. Las telenovelas otorgan un sentido de realidad al poder relacionar la situación social de su espectador con la que está retratada en la pantalla. Este medio de entretenimiento refleja actitudes, opiniones, valores e ideas que el espectador
156
traduce como verdaderas.64 Dentro de esta ficción se encuentra “el final feliz.” Así pues, dentro del contexto del melodrama ¿cómo se define un final feliz? El amor y el matrimonio son elementos importantes para adquirir este final, ya que aunque ha habido una evolución en la temática de las telenovelas continúan manteniendo las mismas convenciones del género que otorgan este final feliz al hacer que el amor prevalezca.65 Cabe recordar que el uso de las telenovelas dentro de la novela misma sirve para combatir el tedio femenino tal como lo manifiesta Catalina: “Al final alguna de esas tardes, cuando yo pesaba cuatro kilos más, lloraba un poco menos y hasta empezaba a estar entretenidísima con alguna novela” (Mastretta 127). ¿Será por esta razón que Catalina no acepta su recién adquirida felicidad al no seguir la noción del final feliz presentada en las telenovelas? Al parecer lo que Catalina define como felicidad es el pertenecer junto a su amante Carlos Vives, quien es asesinado en la narrativa por el general Ascencio, lo cual hace inalcanzable este final feliz: “Porque de todo lo que quise lo único que hubiera querido era a Carlos Vives” (145). La imagen del final feliz fomenta la presencia masculina como parte fundamental de la felicidad de la mujer. Catalina, al igual que el lector, es confrontado con un final
64La evolución de los tópicos melodramáticos en particular en México, ha creado un acercamiento
hacia la realidad al discutir temas existentes que anteriormente eran tabú, como la homosexualidad, las relaciones sexuales antes del matrimonio, la violencia femenina, entre otros. Esta nueva temática posibilitó un acercamiento con su audiencia. No obstante, un estudio realizado en México reveló que las personas con un nivel de educación elevado perciben las telenovelas como ficción mientras que las personas pertenecientes al sector con un bajo nivel de educación las interpretan como un reflejo mismo de la realidad (De la luz Perezn 411). Este mismo estudio reveló que la mujer es el receptor principal de este género. 65 Las convenciones del melodrama no solamente incluyen un final feliz, sino también el establecimiento de sus personajes al distinguir apropiadamente el personaje “bueno” del “malo” con el propósito de crear alianzas emocionales con su público. “Melodrama and the Women’s Picture” trata de la existencia de dos tipos de melodrama, the women’s picture y the tragic melodrama, se podría decir que Arráncame la vida pertenece al melodrama de women’s picture por abordar a la mujer y sus problemas, mientras que the tragic melodrama está asociado con conflictos de identidad del hombre en particular entre padres e hijos (24).
157
distinto que conlleva un entierro en lugar de un matrimonio. Quizás no se trate del final feliz, quizás se trate de encontrar un reconocimiento de sí misma dentro de la singularidad, lo cual se reafirma a través del consejo que le otorga una amiga a Catalina: “La vida te cambia para bien si no te juntas con otro” (Mastretta 263). Catalina necesita aprender a vivir sin la presencia masculina dado que es ahí donde reside la felicidad al poder asumirse como sujeto sin la mediación masculina. Melancolía complejo de inferioridad Desde el comienzo de su relación con el general Ascencio, la figura masculina ejerce control sobre Catalina impidiéndole verse como un individuo autónomo al no permitirle formular su propia opinión: “¿Verdad que son unos pendejos? Miré alrededor sin saber qué decir-‐ ¿Quiénes?-‐ pregunté. –Usted diga que sí, que en la cara se le nota que está de acuerdo” (Mastretta 11). El diálogo que sostienen los personajes en su primer encuentro marca la vida del personaje femenino. Catalina responde que sí sin saber que desde ese momento perderá su autonomía y su voluntad al convertirse en el títere y cómplice de Andrés Ascencio. La narrativa comienza con Catalina relatando la historia de su juventud en Puebla para subrayar la dificultad del aprendizaje de la mujer, en particular el suyo, debido al empeño que existía en que se convirtiera en “una excelente ama de casa.” La figura masculina se convierte en la única alternativa ante su deseo de explorar el mundo: “Tenía quince años y muchas ganas de que me pasaran cosas” (11). Su joven apetencia solamente se posibilita a través de Andrés Ascencio, quien limita su reconocimiento al dictar su periferia para remarcar de este modo su posición subalterna en la sociedad. 158
El deseo y voluntad de Catalina, sin embargo, se ven disipados en el momento en el que el general Ascencio decide casarse con ella sin su consentimiento: “-‐Diles [a tus padres] que vengo por ustedes para que nos vayamos a casar[...] -‐Ni siquiera me has preguntado si me quiero casar contigo[...] -‐No proteste y súbase al coche” (16). A partir de esta escena el tono y el tiempo verbal de la narración se modifica para ejemplificar la nostalgia de Catalina: Me hubiera gustado un vestido con las mangas amplias y cuello alto, con la cola extendida por todos los escalones hasta el altar[...]Yo me hubiera casado en Catedral para que el pasillo fuera aún más largo. Pero no me casé. Andrés me convenció de que todo eso eran puras pendejadas y de que él no podía arruinar su carrera política (16). El uso del tiempo pasado se emplea para reflexionar e intimar con la vida, o sea, para explicar el presente pasivo y marginal del personaje femenino. A pesar de que Catalina indica que Andrés la convenció de no realizar sus deseos, se puede suponer que ella misma se convenció, ya que diecisiete capítulos después, al estar con Carlos Vives, su amante, en una iglesia, Catalina trata de esta misma ilusión frustrada. Sin embargo, en esta ocasión Catalina logra realizar su deseo a través del simulacro: “-‐ Dizque era yo la novia-‐le dije-‐Dizque iba caminando con la marcha nupcial a casarme contigo. La marcha nupcial tocada por tu orquesta[...]-‐¿Qué bien te lo sabes. Lo tienes ensayadísimo. Pero ¿por qué lloras? No llores, Catalina, yo prometo serte fiel...-‐[Carlos Vives]” (Mastretta 189). En esta escena Catalina es confrontada con una realidad que anteriormente no era reconocida o simplemente fue reprimida por ella, su llanto es producto de su impotencia. Catalina nunca podrá realizar su deseo y 159
solamente se le permitirá continuar ensayando ese momento en su mente como lo había venido haciendo. En el primer capítulo de la novela Catalina porta la imagen típica de la sufrida mujer mexicana. Su melancolía es producto de lo que no ha podido realizar en su vida, su voluntad ha sido constantemente obstaculizada por la figura masculina, quien ha tomado ventaja de su inexperiencia y su “inferioridad social.” La supuesta inferioridad social de Catalina, y en general de la mujer mexicana, está institucionalizada por medio de la tradición y la educación que imposibilita que se convierta en un ser independiente y libre como el personaje masculino, al que se le concede toda libertad por su privilegio de ser hombre. La escasez de libertad se manifiesta a través del tedio femenino, el cual confirma el confinamiento social y emocional de Catalina: “Empecé a volverme una mujer que va de las penas a las carcajadas sin ningún trámite, que siempre está esperando que algo le pase, lo que sea, menos las mañanas iguales” (31). La espera porque algo le suceda exhibe sus pocas posibilidades de realización que además se reafirman desde su casamiento mediante la manera en la que responde a la interrogación realizada por un juez: “Catalina, ¿acepta por esposo al general Andrés Ascencio aquí presente? –Bueno-‐ dije” (17). La repuesta de Catalina exhibe su inconformidad e igualmente su falta de opciones, lo único que le falta mencionar, como se acostumbra en México al contestar con un bueno, es el “ya que”, para remarcar así la falta de voluntad. Es más esta falta de alternativa que Catalina presenta dentro del sistema de poder también apunta a su constitución biológica. Catalina no solamente tiene que vivir bajo el discurso patriarcal a causa de su 160
supuesta inferioridad social, sino que también su anatomía la condena a convertirse en madre. El personaje masculino enuncia su superioridad al poder mantener relaciones sexuales sin correr el riesgo de quedar embarazado: “porque así son las mujeres. No pueden coger sin tener hijos” (197). La maternidad en Catalina es primeramente impuesta por Andrés Ascencio al obligarla a ser la madre adoptiva de sus hijos ilegítimos. Por un lado, Andrés impone en ella la maternidad y por otro la sociedad misma; recordemos que Mastretta recrea el período posrevolucionario, en el cual no se disponía de píldoras anticonceptivas y el aborto hasta en el presente es tabú dentro de la sociedad mexicana.66 Catalina, sin embargo, rompe con el mito de la maternidad mediante declaraciones como: “Todo el tiempo estuve pensando en lo terrible que resultaría ser mamá” (34), “Tenía yo diecisiete años cuando nació Verania. La había cargado nueve meses como una pesadilla”(35), “Yo mis dos embarazos los pasé furiosa. Qué milagro de la vida ni qué la fregada. Hubieras visto cómo lloré y odié mi panza[...]” (116). Su inconformidad ocurre a su “naturaleza femenina,” la cual es el ser madre ya que la figura patriarcal, la sociedad o hasta su misma anatomía se lo exige. 66 En la narración solamente existe una mención de aborto y es proveniente de Luciana, sirvienta de
Catalina, quien es una mujer de escasos recursos y de origen indígena. Al quedar Luciana embarazada se intenta realizar un aborto utilizando un palo de escoba. Este episodio grotesco y cruel al mismo tiempo remarca la negatividad de los abortos clandestinos que causan que mujeres recurran a procesos peligrosos por la falta de recursos, la aceptación y la legalización en la sociedad mexicana. A consecuencia de su intento de aborto, su antigua patrona la despide para posteriormente comenzar a trabajar para Catalina. Este gesto por parte de Catalina demuestra su complicidad y aceptación con respecto al aborto. La connivencia de Catalina parece ser porque ella hubiese querido asimismo intentar renunciar a su maternidad mediante el aborto. Con respecto a la falta de accesibilidad de anticonceptivos durante el período postrevolucionario y comienzos de los años 40 se debe a que en 1960 se introduce por primera vez en el mercado estadounidense, en particular en Puerto Rico, la píldora anticonceptiva y no es hasta 1976 que se comienza a practicar la planificación familiar en México (Manautou 2). Incluso, durante el período postrevolucionario el objetivo principal era la reconstrucción de la nación y la reedificación de “la gran familia mexicana” tras décadas de guerras continuas haciendo ilícito el aborto.
161
Además, la maternidad en la novela es presentada como un suceso inevitable para el personaje femenino puesto que está inscrito en su cuerpo, sin embargo, ejercer este rol asignado a ella es algo distinto. Catalina logra evadir su papel de madre a través de la abyección: “Después de la tarde que vomité, resolví cerrar el capítulo del amor maternal. Se los dejé a Luciana. Que ellas los bañará, los vistiera[...]Desde esa noche cerré mi puerta con llave. Cuando llegaron en la mañana los dejé tocar sin contestarles” (80). Este episodio hace alusión al concepto de lo abyecto y el proceso de abyección teorizado por Kristeva, quien asegura que lo abyecto significa aquello: “which is expelled from the self but is also necessary part of the self” (3). En Oficio de tinieblas, Castellanos utiliza este mismo proceso de expulsión para adquirir un lenguaje femenino dado que para la escritora mexicana: “hablar es como abrir un absceso” (288), el cual necesita ser expulsado. En Arráncame la vida, Catalina expulsa o aborta de su cuerpo su relación afectiva para renunciar así a su función de madre, no obstante, la maternidad continúa siendo parte esencial de su significación social. Seguido de esta enunciación, un capítulo nuevo se abre para advertir su propósito de conocer los negocios de su marido. En la novela la maternidad y la intelectualidad, o mejor dicho cuerpo y mente, parecen ser términos opuestos. Catalina necesita abandonar su papel de madre para despertar en ella un interés intelectual, lo cual concuerda con la idea presentada por Kristeva, quien asegura que una vez que la mujer se separa de la madre, o en este caso la maternidad, es capaz de producir un discurso simbólico propio del género masculino (43).
162
Históricamente, desde los comienzos de la filosofía lo conceptual ha sido privilegiado en la sociedad desvinculándolo de lo corporal como afirma Elizabeth Grosz: “[the] body is thus what is not mind, what is distinct from and other than privileged term.It is what the mind must expel in order to retain its ‘integrity”(25). Por tanto, Catalina necesita abandonar su imagen maternal para poder indagar en asuntos que se consideran pertenecientes al género masculino. Incluso la maternidad en la novela parece sugerir que afecta el pensamiento de la mujer: “No podía pensar con orden, me distraía, comenzaba una conversación que acababa en otra y escuchaba la mitad de lo que me contaban[...]Pensé que me quedaría tonta para siempre” (Mastretta 36). Esta declaración realizada por Catalina durante su primer embarazo se puede entender aún mejor si se toma en cuenta a Kristeva, quien afirma que durante el embarazo existe una ausencia del sujeto femenino ya que un cuerpo embarazado es un cuerpo sin sujeto y sin agencia (47). El estudio de Emily Hind; Femmenism and the Mexican Woman Intellectual from Sor Juana to Poniatowska, señala que se ha adoptado el arquetipo de Sor Juana Inés para representar a la mujer intelectual, la cual carece de un útero normativo, para así permitir ser considerada un ser pensante. Hay una correlación entre el tiempo en el cual se desarrolla el intelecto de Catalina y la expulsión de su amor maternal confirmando la idea de la dificultad que existe entre conectar la feminidad o lo femenino con la intelectualidad. Asimismo, el rechazo de la maternidad por parte de la mujer se interpreta, a criterio de Luce Irigaray como: “suffering from a masculinity complex” al querer asimilarse al hombre.
163
La delimitación del personaje femenino se exhibe asimismo a través del pensamiento esencialista que manifiesta la figura masculina: “Ya te salió lo mujer. Está usted hablando de su inteligencia y luego le sale lo sensiblera-‐ dijo Andrés” (95). Este esencialismo impone características enajenantes para la subjetividad de la mujer dado que respalda la idea de un sujeto universal que conlleva explícitamente ciertas características y rasgos que remarcan su aparente inferioridad social y biológica. Por otro lado, la figura masculina provoca en Catalina un complejo de inferioridad en la narración que le permite dictar su conducta, haciendo de ella un ser dependiente. En varias ocasiones, en particular cuando Andrés sirve su función de secretario del presidente de la república, Catalina trata de su obsesión por mantener a su esposo a su lado al no poder concebirse como sujeto sin su presencia. Su falta de reconocimiento nuevamente se origina el día de su boda en donde descubre que al convertirse en Catalina Guzmán de Ascencio su singularidad ha quedado reducida a ser una propiedad más del personaje masculino: “Tú pasas a ser de mi familia, pasas a ser mía” (18). Hay que destacar que aunque su conflicto interno incrementa a la adquisición de la identidad de esposa, Catalina anteriormente no tenía reconocimiento como sujeto ante la falta de identidad social, es decir, su firma: “Yo no tenía firma, nunca había tenido que firmar, por eso nada más puse mi nombre con la letra de piquitos que me enseñaron las monjas: Catalina Guzmán” (18). La firma en la sociedad sirve el propósito de autentificar la identidad del individuo; Catalina no posee esta identificación hasta que por primera vez, al firmar con su nombre, asume su individualidad que es destituida al indicársele: “De 164
Ascencio, póngale ahí, señora”(17). Catalina asume su identidad como Catalina de Ascencio y no como Catalina Guzmán, lo cual produce esta relación de dependencia afectiva respecto a la figura masculina y su subordinación al poder patriarcal. Inclusive, esta necesidad no solamente ocurre con Andrés Ascencio sino también con las diversas relaciones extramaritales que sostiene durante su matrimonio. La vida de Catalina está incompleta sin la figura masculina, tal como lo presenta: “Claro que yo quería que me quisieran. Toda la vida me la he pasado queriendo que me quieran” (153). Su deseo de ser querida demuestra la falta de reconocimiento al requerir de la figura masculina para poder reafirmar su existencia social.67 Aunque Catalina parece estar en contra del código sexual definido por el patriarcado que promueve la monogamia en la mujer, Catalina mantiene estos amoríos ilícitos porque la figura masculina se lo permite ya que determina hasta qué tanto puede explorar sexualmente como lo reitera Ascencio: “¿Quién te autorizó a irte de cuzca?” (102). La liberación sexual de Catalina no es producto de su rebeldía sino de la autoridad patriarcal que pretende reafirmar su control al otorgarle 67El papel que ejerce el padre de Catalina es importante en la narrativa. La relación que sostiene
padre e hija en ocasiones se interpreta como incestuosa mediante declaraciones como: “Lo abracé. Me estuve un rato pegada a su cuerpo, evocando el olor del campo y sintiendo el olor del café. Se estaba bien ahí y me puse a llorar” (Mastretta 69) “Nos pusimos a juguetear como siempre. Lo acompañé a ponerse la piyama y estuve acostada junto a él hasta que llegó mi madre con cara de que ya es muy noche para que andes fuera de casa” (124). Catalina relata momentos íntimos, los cuales son usualmente interrumpidos por la figura materna, presentando un complejo de sentimientos que son prohibidos. Esta complejidad es denominada por Freud; complejo de Edipo, aunque no hay ninguna mención de un encuentro sexual entre ambos estas declaraciones abren la puerta para esta interpretación. Catalina no se siente querida en la narrativa porque el único individuo que le manifiesta amor verdadero es prohibido, por lo tanto su objeto de deseo, su padre, lo desplaza en las diversas figuras masculinas.
165
libertar para después arrebatársela, como ocurre con los personajes de Fernando Arizmendi y Carlos Vives. Primeramente, Andrés permite que Catalina se obsesione sexualmente con Arizmendi a causa de la preferencia sexual de éste: No cabe duda que los maricones son fuente de inspiración-‐le comentó Andrés a su secretario particular[...].Quién sabe qué tienen que les resultan atractivos. Con decirte que cuando conocimos a éste yo hasta me puse celoso y encerré a Catalina. Ahora es el único novio que le permito y me encanta ese noviazgo (96). Es verdad que Andrés fomenta esta relación por no representar ningún peligro a su hombría; sin embargo, le permite obtener control sobre las emociones y deseos de Catalina, se puede argumentar que Andrés practica un abuso psicológico y emocional hacia ella. Ahora bien, la relación sexual que Catalina mantiene con Carlos Vives es asimismo aprobada por el general Ascencio por las ventajas que le brindan. Andrés quiere que Catalina se convierta en su espía ya que Vives aparenta ser su adversario político. Durante la relación amorosa que mantienen ambos personajes el lector llega a pensar que Catalina ha logrado subvertir y burlar las normas establecidas al no causar ninguna sospecha en Andrés. No es hasta que el general nuevamente manifiesta el poder que ejerce sobre ella al impedir esta relación: “como espía eres una pendeja y como novia ya te está gustando el papel” (195). Al no desempeñar adecuadamente su papel de informante, Andrés manda asesinar a Carlos y es así que ambos Catalina y el lector descubren los límites de su propia periferia. Indico que el lector conoce sus propios límites ya que se convierte en el cómplice de Catalina, 166
visto que el proceso de la lectura simula estar observando una telenovela en donde el lector advierte en primer acercamiento sus ficciones. Volviendo al tema del complejo de inferioridad que Ascencio promueve en Catalina, ocurre también a que la figura femenina es valorada a través de cánones que la colocan en situación de marginalización al imponer en ella características y comportamientos que pretenden representar el ideal femenino. El general Ascencio cuestiona la imagen de Catalina a través de la narrativa por no saber desempeñar ni su papel de esposa ni de amante: “no sabes montar, no sabes guisar, no sabes coger. ¿A qué dedicaste tus primeros quince años de vida-‐preguntaba” (22). A Catalina no se le permite definirse como individuo dado que constantemente es juzgada por su inexperiencia sexual y su escasa habilidad culinaria. Ascencio necesita que Catalina se convierta en lo que Bartra considera la imagen ideal del macho mexicano representada por la figura de la Chingadalupe, “la cual debe fornicar con desenfreno gozoso y al mismo tiempo ser virginal y consoladora” (211). Esta imagen pretende ser la fusión de los arquetipos de la Chingada y la virgen de Guadalupe, la dicotomía; virgen-‐puta fomenta y construye la identidad del macho mexicano. Por tanto, el general Ascencio requiere de una mujer devota y virginal, pero a su vez una mujer que se entregue sin ningún código moral. Catalina, en particular al comienzo de su matrimonio, procura convertirse en la perfecta ama de casa al asistir a clases de cocina. Aunque Catalina se esfuerza en complacer las demandas de Andrés, éste nunca reconoce sus atributos para así implantar en ella sentimientos de inferioridad al no reconocer su capacidad culinaria: “...las Muñoz lo han de haber hecho-‐ dijo”(Mastretta 24). La respuesta de 167
Andrés aspira a romper con su espíritu de aprendizaje que reafirmará aún más el control que ejerce sobre ella. Andrés no puede aceptar que Catalina haya sido capaz de cocinar el mole de la misma manera que las Muñoz, remarcando de este modo su inferioridad. El deseo de Catalina de aprender es importante en la novela visto que es indicativo de su castración política. Una de las escenas más importantes en este sentido es su primer encuentro sexual con el personaje masculino. Durante el acto sexual, el general Ascencio le pregunta a Catalina: ¿por qué no sientes? (12). Catalina responde que sí siente sin saber a lo que se está refiriendo. Seguido de esta declaración Catalina le suplica a Andrés que la enseñe a sentir, pero él le afirma que eso no se enseña sino que se aprende. Esta escena es significativa porque da fortaleza a la obsesión de Catalina por sentir en toda la narrativa: “quedé obsesionada con sentir” (14). Tal vez este es el primer gesto de emancipación que nos ofrece la escritora mexicana. Asimismo, es insoslayable la pregunta; ¿Qué es el sentir? Sentir sexualmente o sentirse sujeto, persona de valor. Al parecer el sentir sexualmente llega a ser complacido con una gitana perteneciente al barrio La Luz, quien la enseña a descubrir su cuerpo. La selección del nombre del barrio es importante dado que es el lugar en donde los personajes femeninos descubren su sexualidad. Cabe mencionar que las mujeres en la narrativa sufren la expropiación de su sexualidad a través de su inocencia e ignorancia, Catalina lo demuestra en el encuentro con su amiga Mónica: “Cuando llegué ya estaba allí. Mónica llorando porque Pepa le había asegurado que si alguien le daba un beso de lengua le hacía un hijo” (24). Estos mitos fundantes del embarazo sirven el propósito de imponer 168
temor en la mujer para así controlar su cuerpo. El cuerpo como expresión de la identidad es completamente prohibido por la figura masculina visto que es el lugar en el cual se inicia el proceso de subjetivación. En Mujer que sabe latín...., Rosario Castellanos problematiza la ignorancia radical que existe en la mujer respecto a su cuerpo: “Una dama conoce su cuerpo no por referencia, no a través del tacto, ni siquiera de vista. Una señora cuando se baña lo mantiene cubierto con una pudorosa túnica que es obstáculo de la limpieza y también de la perniciosa y vana curiosidad” (13). Según Castellanos, mediante nociones de pudor e inocencia la mujer no puede descubrir su cuerpo. En Arráncame la vida los diversos personajes femeninos adquieren reconocimiento de su sexualidad porque la figura masculina ha despertado en ellas este deseo, ya sea para complacer al personaje masculino o por temor. Hay que mencionar también que este conocimiento solamente puede ser adquirido a través de la mujer y el autoerotismo. El ejercicio de la sexualidad en la narrativa sugiere ser un terreno crucial de afirmación del cuerpo como residencia y posibilidad de goce. No obstante, a pesar de que Catalina descubre su cuerpo, lo cual podría ser una apropiada y prometedora escapatoria a su melancolía, el cuerpo femenino en la novela reafirma el control patriarcal. Catalina comprende que su cuerpo está regido y controlado por normas, su voluntad no tiene importancia cuando su responsabilidad es complacer a la figura masculina, lo cual imposibilita el rechazo de las demandas sexuales provenientes de su marido: “Quítate esas mierdas. Está resultando más difícil coger contigo que con una virgen poblana. Quítatelas-‐dijo mientras sobaba su cuerpo contra mi vestido. Pero yo seguí con las piernas cerradas, 169
bien cerradas por primera vez” (90). El encuentro sexual entre ambos personajes se asimila a una violación más que a una entrega voluntaria por parte de ella. A pesar de que Catalina decide por primera vez apropiarse de su voluntad y de su cuerpo al mantener las piernas cerradas, se desconoce el desenlace de esta escena, lo cual hace suponer que nuevamente el personaje masculino ha salido vencedor. Otra manera que podemos asumir el triunfo del patriarcado sobre el cuerpo femenino es el inicio del capítulo seguido de este encuentro sexual en el que Catalina anuncia: “Desde que vi a Fernando Arizmendi me dieron ganas de meterme a una cama con él” (91). Al parecer Catalina no ha podido ser complacida sexualmente ya que su previo encuentro sexual no ocurre por voluntad propia, anunciando así su intimidad y su deseo que será frustrado por la homosexualidad del personaje masculino. Hay que tener en cuenta también el proceso de objetivación sexual al cual Catalina es sometida a través de la narración. El personaje femenino es constantemente cosificado por las diversas figuras masculinas quienes hacen de ella un simple objeto de gratificación sexual que se manifiesta mediante aseveraciones como: “Catalina, yo prometo serte fiel con marido y sin marido...y respetar tus preciosas nalgas todos los días de mi vida” (189), “Que buena estás-‐ dijo [Andrés]” (30), “Quítate ese vestido, que pareces cuervo, déjame verte las chichis” (89). En “Visual Pleasure and Narrative Cinema,” Laura Mulvey argumenta que a través del ejercicio de la observación, the male gaze, el hombre ejerce poder sobre la mujer. Mulvey parte del término griego escopofilia utilizado por Freud para describir lo que se define como una contemplación placentera, la cual: “arises from pleasure in using another person as an object of sexual stimulation through sight” (6). Catalina 170
se convierte en un ícono expuesto a la mirada y el disfrute de los personajes masculinos. Desafortunadamente, Catalina no logra adoptar lo que se podría considerar una mirada femenina que contrapone esta idea de la mirada masculina visto que utiliza este mismo acto de cosificación visual con el personaje de Arizmendi, quien es un ser feminizado en la sociedad por su orientación sexual. Los personajes que portan una imagen de macho, como por ejemplo Ascencio y Vives no pueden ser cosificados por la figura femenina a causa de la relación de poder que el hombre ejerce sobre la mujer, la cual es una relación sujeto-‐objeto. El sujeto como actuante es siempre masculino, mientras que el objeto deseado es femenino. Catalina no puede adoptar esta mirada ya que implicaría la destitución de su subjetividad femenina. Ahora bien, esta imposibilidad de Catalina de adquirir una mirada semejante a la masculina se puede entender a través del estudio “Medusa and the Female Gaze” realizado por Susan R. Bowers, quien mediante su análisis del poema “Medusa” de Louise Bogan concluye que:“[...]the female gaze does not seek to posses as does the male gaze” (231). Catalina no logra cosificar a los personajes mencionados dado que el propósito de su mirada no es su posesión. Mientras que con el personaje de Arizmendi se le permite adoptar una mirada masculina debido a la preferencia sexual del personaje, lo cual hace de él un ser impotente. Esta mirada petrificante de la Medusa, que trata Susan R. Bowers, presupone ser el antídoto de la mirada masculina también conocida como the male gaze. Desde la época Greco-‐ Romana el mito de la Medusa ha servido para rechazar la cosificación del hombre a través de la mirada femenina. El complejo de Medusa para el orden patriarcal representa: “my extreme fear that by denying my own freely organized world with 171
all of its connections and internal colorations, the Other’s look might reduce me permanently to a hardstone object” (220). Esta mirada femenina que pretende poseer los ojos de la terrible Medusa ha sido adoptada por varias feministas por representar poder en la mujer. Desafortunadamente, Catalina no se le admite poseer la mirada de la Medusa por el peligro que representa para el poder patriarcal. Por otro lado, la referencia del acto sexual como una violación hacia la voluntad y el cuerpo femenino es reiterado en la novela en varias ocasiones, primeramente ocurre con el personaje de Pepa, compañera de clase de cocina de Catalina, quien hace una interrogación con respecto al acto sexual en el matrimonio: “¿Es cierto que hay un momento en que uno tiene que cerrar los ojos y rezar un Avemaría? (23). Catalina, durante la interrogación de Pepa, le atribuía una imagen divina a Andrés; “oía sus instrucciones como un dios” (22). Años después, como bien apunta Alicia Llarena en su artículo “Arráncame la vida de Ángeles Mastretta: el universo desde la intimidad,” Catalina le otorga una muerte imaginaria a Andrés, lo cual le permite deshacerse de esa divinidad y por ende conseguir su emancipación emocional (467). Verdad es que Catalina logra darle una muerte figurativa a Andrés a través de confesiones como: “yo lo quise, yo hasta creí que nadie era más guapo ni más listo, ni más simpático, ni más valiente que él, pero ya no” (207) declaraciones que le admiten entender la interrogación de Pepa al no permitirle rechazar demandas sexuales por su obligación de esposa como se lo exige Andrés: “Eres mi mujer, no se te olvide” (197). Es así como Catalina advierte la falacia del acto sexual: “lo dejé hacer[...]pensé en Pepa diciendo. En el matrimonio hay un momento en que tienes que cerrar los ojos y rezar un Avemaría. Cerré los ojos y me puse a recordar el 172
campo68” (197). Catalina desde luego modifica el Avemaría por la imagen del campo, la cual representa serenidad y libertad. Catalina utiliza este gesto imaginario y lo modifica para rechazar el orden del padre figurado por la iglesia cuyo propósito es controlar mental y sexualmente a la mujer. Asimismo, la selección de la imagen del campo en un momento que figura una violación hacia el cuerpo femenino representa su deseo de libertad que se remarca al elegir nuevamente el campo como espacio de encuentro sexual con su amante: “Nadie me vería dentro del Chrysler enorme, escondida en el piso para salir de la ciudad y sus calles llenas de mirones. Después venía el campo y ahí no se metían con uno” (201). Catalina no solamente asocia el campo con la libertad, sino también es un espacio de anonimato que le permite abandonar su identidad de esposa y por tanto, dejar de ser ella misma por un momento. No obstante, la protagonista continúa siendo controlada emocionalmente contrario a lo que presupone Alicia Llarena, la muerte figurativa de Andrés no le otorga emancipación emocional dado a su constante necesidad de la presencia masculina. 68Interesantemente en su más reciente novela Mal de amores, Mastretta reproduce esta misma
escena; la madre de Emilia Sauri, protagonista de la novela, le da un consejo a su hija: “Dice mi madre que el matrimonio no es ingrato, pero que hay momentos en que lo mejor es cerrar los ojos y rezar un Ave María” (173). El ejercicio de rezar un avemaría durante el acto sexual sugiere ser una práctica que se ha ejercido y transmitido por generaciones, la cual reafirma el control del hombre sobre el cuerpo de la mujer. La narrativa de Mal de amores se establece en la ciudad de Puebla durante el período de la revolución y la postrevolución. Muchas figuras femeninas componen el amplio conjunto de mujeres, quienes la mayoría pertenecen a grupos sociales con acceso al privilegio de la educación, lo cual posibilita un pensamiento liberal en ellas. La novela trata del conflicto amoroso de Emilia Sauri, quien tiene que elegir entre Daniel Cuenca, su primer amor, o el Dr. Zavalsa, cuyos proyectos de vida es diametralmente opuesto. Emilia Sauri representa la liberación de la mujer mexicana, lo cual es posible ante el espíritu liberal de su padre, quien alimenta en ella el deseo por conocer el mundo.
173
Por otra parte, el sentirse o identificarse como sujeto parece ser más difícil de obtener, en particular cuando Catalina opta por aprender: “Entonces me propuse aprender. Por lo pronto me dediqué a estar flojita, tanto que a veces parecía lela” (Mastretta 12) (Énfasis mío). Es imperativo señalar que Catalina aprendió a ser flojita en todo el sentido de la palabra no solamente sexualmente, sino también en su vida dado que se convirtió en la marioneta de Andrés. El adjetivo “lela” que utiliza Catalina al describirse como resultado de estar flojita, no en el sentido de pereza, sino en convertirse en un ser manejable y penetrable, o mejor dicho, en un ser pasivo, es reproducido y apropiado por la misma Catalina en distintas ocasiones: “No lo sabía-‐ dije como lela”(72). La figura femenina ha pasado su vida sintiéndose un objeto manejable sin opinión propia. El mismo personaje masculino lo reitera al referirse a ella de la misma manera: ¿Dónde te metiste lela? (136). Capítulos posteriores a esta declaración reflejan su crisis por la falta de valorización de sí misma: “yo nunca odié tanto mis caderas, mi boca, mis pestañas, nunca me creí más tonta, más tramposa, más fea”(145). Catalina, al estar sometida bajo el discurso patriarcal, comienza por odiarse, lo cual causa su enajenación. Cabe también mencionar que, según Freud, el empobrecimiento de la autoestima es característico del temperamento melancólico. El personaje femenino tiene poca libertad de elegir cómo afirmar su identidad y sus deseos, lo cual causa su melancolía: “Yo quiero una casa menos grande que ésta, una casa en el mar, cerca de las olas, en la que mande yo, en la que nadie me pida, ni me ordene, ni me critique” (265). Este conflicto identitario que presenta Catalina suscita desde el comienzo de la novela ya que su vida está regida 174
por límites que le impiden reconocerse como sujeto. Su experiencia personal forma parte fundamental del desarrollo de su subjetividad, la cual está determinada por la figura masculina. El concepto de subjetividad en opinión de Consuelo Meza Márquez se refiere: a la experiencia como cuerpo vivido, a cómo las personas elaboran su experiencia particular de vida. Se estructura a partir de la forma de estar y del lugar que ocupan en el mundo; se organiza en torno a maneras de percibir, sentir, racionalizar y accionar sobre la realidad; es la relación consigo misma, a ese diálogo profundo, interno a través del cual le da sentido a su propia experiencia o vivencia personal (83). Catalina carece de subjetividad si se considera que su percepción y su sentir están regidos por una realidad construida por el hombre, como lo demuestra Ascencio en su declaración: “Tú de eso no has visto más que lo que yo veo” (129). Esta afirmación realizada por el general demuestra la dificultad que existe en crear una experiencia propia femenina teniendo en cuenta que la figura masculina determina su realidad, la cual solamente le brinda conciencia de su subalternidad. Asimismo, las ideas preconcebidas del género imposibilitan la producción de una experiencia femenina por estar compuesta de tradiciones y prescripciones impuestas en la mujer. Por lo tanto, Catalina no puede encontrar sentido a su propia existencia por no poder constituir la noción de identidad, la cual se estructura a través de la pregunta ¿quién soy? interrogación, que se reitera en toda la narrativa: “Quién sabe quién era yo, pero lo que fuera lo tenía que seguir siendo por más que a veces quisiera ir a un país donde él no existiera, donde mi nombre no se pegara al suyo” 175
(66). Su enunciación pone en cuestión su capacidad de auto identificación a su desvalorización social. No obstante, antes de esta enunciación Catalina se reconoce en relación a su otro, es decir, Andrés: “Era la mamá de sus hijos, la dueña de su casa, su señora, su criada, su costumbre, su burla” (66). Catalina puede definirse en correlación a la figura masculina, ya que su yo ha quedado abstraído por el deseo del otro que le impide precisar su identidad. Incluso Catalina reconoce lo que significa ser Catalina Guzmán de Ascencio dentro del discurso patriarcal: “Para mucha gente yo era parte de la decoración, alguien a quien se le corren las atenciones que habría que tener con un mueble si de repente se sentara a la mesa y sonriera. Por eso me reprimía” (67). Cabe añadir que esta imposibilidad de reconocimiento se manifiesta en una escena sumamente importante a mi parecer, ya que simboliza su pérdida de identidad femenina que hace que su yo sea carente por definición: “Después del saco se quitó la pistola, pensé que me hubiera gustado usar una pistola bajo el vestido” (76). La pérdida de Catalina a su deseo de totalidad puede ser solamente obtenido mediante el objeto deseado, en este caso la pistola, la cual es alegórico del falo que representa poder en la sociedad. Catalina reconoce que está estructurada a partir de la carencia, lo cual hace de ella un ser castrado en la sociedad, a criterio de Estela Serret: “el significante de la falta es el Falo. Esto implica que el Falo es el símbolo de la totalidad de la cual el sujeto se escinde, y por ello es el símbolo de lo que ha perdido, de lo que, en tanto sujeto, le falta ( 153). Por tanto, Catalina desea llevar bajo su vestido ese objeto que brinda reconocimiento y poder para así dejar de ser definida a través de su falta. Es más, en la narración se hace referencia a otro 176
objeto fálico, el cual es empleado por Catalina para dar muerte figurativa al personaje masculino: “-‐Adiós-‐ dije bajito y fingí que sacaba de mi cinturón un puñal y se lo enterraba de últimas, antes de irme” (208). El puñal es un símbolo fálico por su semejanza al miembro masculino y por lo que representa esta acción, la cual es una violación hacia el cuerpo por su repetida y continua penetración. Interesantemente, Catalina saca el puñal de su cinturón que sirve el propósito de sostener el pantalón, prenda asociada con la virilidad. Durante el período posrevolucionario el vestido era utilizado por la mujer como parte esencial de su feminidad, prendas utilizadas por mujeres que se consideraban pertenecientes al género opuesto provocaban incertidumbre como lo remarca Catalina: “Bibi entró corriendo, con zapatos bajos, pantalones y una blusa de cuadros, casi de hombre. Se veía lindísima, pero extrañísima”69(230). Las ropas mencionadas por Catalina, en particular los pantalones, formaban parte importante 69 Hasta las mismas soldaderas, mujeres que sirvieron como militares en la revolución, mantiene su
feminidad al utilizar vestidos o faldas largas. En la reproducción de fotografías de estas revolucionarias hay una escasa cantidad de mujeres que llevan pantalones, para ser precisa solamente encontré tres fotografías de soldaderas usando pantalón. Debido al escaso material bibliográfico que se dispone sobre el tema desconozco si esto tiene que ver a que estas soldaderas tenían títulos privilegiados a comparación de las otras mujeres que llevaban vestidos. No obstante, la obra Las soldaderas de Elena Poniatowska reconoce la lucha de estas valientes mujeres y en la mención de algunas de ellas se encuentra Petra Ruiz, quien se hacía pasar por Pedro Ruiz, por tanto, se puede asumir que mujeres que portaban pantalones era porque se hacían pasar por hombres como en el caso de Petra Ruiz. La vestimenta parece ser parte importante de la distinción que existían entre la mujer y el hombre revolucionario. El artículo “Las mujeres que no conocen,” publicado en el periódico El Clarín, muestra la importancia de la vestimenta como parte esencial de la identidad de género: Las señoras y señoritas de la capital muy activas, asaz varoniles que pronuncian discursos, componen piezas musicales y abrazan y besan en publico [...]esos arranques viriles del sexo débil, francamente no nos gustan; saquen ustedes a la mujer de su natural esfera de acción, separarla de la área de pegar botones, de confeccionar un guiso[...]La mujer a sus labores: eso de decir discursos y encabezar motines se queda para nosotros que llevamos pantalones. No hay que confundir los sexos (608) (Énfasis mío). Esta opinión generada durante la revolución demuestra que el llevar pantalones es parte del privilegio masculino, privilegio solicitado por Catalina en la narración que le admite disponer de su voluntad.
177
de la identidad de género y es por eso que Catalina enuncia la extrañeza de la apariencia de su amiga. Respecto al conflicto interno que manifiesta el personaje principal ocurre también a la modificación de su apariencia: “Quería estar distinta para ver si así me volvía otra y le pedí a la Güera que me cortará el pelo como se le diera la gana” (68). A su intento de convertirse en otra persona, Catalina ha quedado como ella misma se describe; “pelona” al cortarse el cabello. Esta escena es significante por varias razones; comenzando con la denotación pelona, nombre que se le atribuía a las mujeres revolucionarias, mejor dicho, a las soldaderas (Poniatowska 22). Estas mujeres revolucionarias formaron parte fundamental en el triunfo de la revolución mexicana como lo menciona Elena Poniatowska: “no hay Revolución Mexicana: ellas la mantuvieron viva y fecunda como la tierra” (22). No obstante, la imagen de la soldadera tiene connotaciones negativas al ser presentada como una prostituta, intentado así devaluar su acto heroico. Al quedar “pelona” Catalina no solamente encarna a esa mujer revolucionaria que lucha por el triunfo de la Revolución, sino también hace alusión a otra importante figura histórica, Frida Kahlo. Esta misma sugerencia ocurre con el personaje de Matilda en Nadie me verá llorar por representar una identidad andrógina al cortarse el cabello. La alusión del personaje de Kahlo en Arráncame la vida ocurre a que cuando el lector se encuentra leyendo el momento en el que Catalina decide cortarse el cabello me parece estar observando “el autorretrato con
178
pelo corto” producido en 1940 por la pintora mexicana.70 Este retrato fue realizado posterior a su divorcio del muralista, Diego Rivera, y su importancia como varios críticos han enumerado es el despojo de su feminidad para dar comienzo a la construcción de una nueva identidad. A criterio de la historiadora Margaret A. Lindauer el acto de cortarse el cabello no solamente es indicativo del abandono de su feminidad, sino también es una manifestación en contra del poder que la subyuga. Otro tanto puede decirse acerca de la semejanza que existe entre el autorretrato de Kahlo y el personaje de Catalina en esta escena y en particular cuando el padre de Catalina comienza a cantar una estrofa de una canción al verla llegar: “Si por lo que te quise fue por tu pelo, ahora que estás pelona ya no te quiero” (69). Esta misma estrofa es utilizada por Frida Kahlo en la parte superior de su autorretrato, lo cual parece ser una manera de explicar este acto de cortarse el cabello. Al cortarse el cabello Frida al igual que Catalina pretenden despojarse de su marginalidad producida por el hombre. No obstante, en el caso de Catalina su 70“Autorretrato con pelo corto” de Frida Kahlo ha sido uno de sus más reconocidos autorretratos por
exhibir su despojo de feminidad mediante el acto de cortarse el cabello y el uso de vestimenta masculina. Usualmente, en los autorretratos producidos por la pintora mexicana, Kahlo utiliza vestidos tradicionales en particular los de tehuana, los cuales eran los favoritos de Diego Rivera. En este autorretrato, Frida lleva puesto un traje que posiblemente pertenecía a Diego por venirle grande. Kahlo se encuentra sentada en una habitación vacía, lo cual puede representar la profundidad de su vacío emocional como resultado de su divorcio del muralista mexicano. En la mano izquierda lleva una tijera, símbolo de feminidad, y en la derecha un mechón de su pelo. Interesantemente, Kahlo conserva puesto un par de aretes, sugiriendo que a pesar de que desea libertad e independencia añora también conservar parte de su identidad femenina. En la parte superior y escrito en letra cursiva a lo largo del retrato aparece la siguiente estrofa de una canción popular: “Mira que si te quise, fué por el pelo. Ahora que estás pelona ya no te quiero” Es así que Kahlo da una posible explicación del despojo de su identidad femenina, la cual es requerida y fomentada en la sociedad patriarcal.
179
intento de establecer una identidad propia a través de este acto de rebeldía, le brinda la posibilidad de un encuentro consigo misma que desaparece ante la presencia masculina; “quien te dio permiso de cortarte mi pelo”(Énfasis mío). El intento fallido de Catalina suscita a mi punto de vista, en primer lugar porque no es ella quien ejecuta la acción como Kahlo, sino es otra persona quien lo hace por órdenes suyas. Catalina no puede realizar este acto de cortarse el cabello porque nunca ha dispuesto de su voluntad, y además como Andrés lo remarca al indicar “mi cabello” nada le pertenece. Por tanto, su inconformidad al convertirse en pelona manifiesta su derrota ante el poder patriarcal y ante su búsqueda de individualidad femenina, ya que el pelo largo es parte integrante de su máscara o disfraz de Catalina Ascencio, al despojarse de su cabello renuncia a su personaje de esposa del general Ascencio. Por tanto, Catalina rechaza su recién adquirida identidad a su necesidad de conservar su apariencia externa, la cual es una máscara que le admite su sobrevivencia. Máscaras de melancolía En lo que atañe el concepto de máscaras, y parafraseando a Paz, sirven para defender por ser una simulación que permite ocultar el ser para así eludir la realidad. Para Bartra, el mexicano: “vive oculto tras un velo pues se siente vigilado, observado y perseguido” (185). La música y la mentira en la narrativa ejemplifican el concepto de las máscaras mexicanas, las cuales admiten resistir el dictamen masculino. Catalina requiere de estas máscaras para construir una realidad ajena a la propia. El uso de la música tiene varios propósitos en Arráncame la vida, como por ejemplo es utilizada como mecanismo de defensa que le admite al personaje 180
femenino enunciar sus deseos más íntimos sin peligro a ser reprimida. Asimismo, da oportunidad de transformar la realidad a través de la letra de las canciones, las cuales permiten que Catalina construya su propia existencia. El primer bolero presente en la novela: Contigo en la distancia, aparece en dos ocasiones distintas para narrar dos eventos diferentes. Primeramente, esta canción es utilizada por Catalina como vehículo que le posibilita trasportarse a otro espacio no existente al encontrarse encaprichada con el personaje de Arizmendi, quien a causa de su preferencia sexual no le corresponde. Es así que Catalina a través de la música intenta dar significado a una realidad no verdadera: Le pedía al chofer, que era muy entonado, que me cantara Contigo en la distancia y me acostaba en el asiento del Packard negro a oír y a extrañar. Le buscaba varios significados a sus frases más simples y casi llegaba a creer que se me había declarado con disimulo por respecto a mi general (Mastretta 95). Esta escena da comienza al uso de los boleros como máscaras de disimulo y de defensa, se ha hasta argumentado que por ser este género musical parte de la cultura popular es un espacio que permite sentir y enunciar lo prohibido. Este espacio de liberación admite que el lector conozca igualmente los verdaderos sentimientos de la protagonista; por ejemplo a la muerte de Carlos Vives, el bolero Contigo en la distancia obtiene otro significado visto que la letra de esta canción es el reflejo mismo de la realidad: “mas allá de tus labios del sol y las estrellas contigo en
181
la distancia amada mía estoy.” 71 La evolución del uso de los boleros en la novela ocurre a que Catalina en su intento de liberación ha descubierto las restricciones impuestas a su propia libertad de expresión. El uso de la música deja de ser una manera de construir una realidad incierta para convertirse en el vehículo que le permite expresar sus sentimientos y emociones imposibles de pronunciar.
Una de las escenas más importantes en la novela por representar el uso de la
música como reflejo de las emociones más íntimas del personaje femenino y en particular por ser utilizada como máscara que permite hacer alusión a momentos específicos en su relación estando el general presente, es seguido de su primer encuentro sexual con Carlos Vives. Contrario a lo que se ha observado con otros boleros, Mastretta no solamente otorga el título de las canciones, sino también la letra de ellas que son interpretadas por la misma Catalina. Al comienzo de la escena estando el general Ascencio embriagado y con deseo de continuar bebiendo, ordena que la famosa cantante de boleros, Toña, sea traída a su hogar para interpretar el bolero Temor. Aunque el lector no conozca la letra de esta canción, la manera en la que Mastretta juega con los títulos es importante ya que no solamente demuestran las emociones de Catalina, sino también sirven para presagiar sucesos. Interesantemente, el general Ascencio solicita esta canción posterior al primer encuentro sexual entre Catalina y Carlos, implantando miedo en ambos, Catalina y el lector. No obstante, cuando se conoce la letra de esta canción el significado se 71 Los boleros en la novela normalmente son mencionados por su título sin mostrar su contenido. En
el caso de Contigo en la distancia el lector es forzado a conocer la letra de esta canción por sí mismo para así poder interpretar los sentimientos de Catalina, lo cual parece ser una estrategia literaria de la escritora mexicana que hace que el lector se convierta en el cómplice de Catalina al ir en busca del significado de la canción.
182
modifica al personalizarla: “Yo estoy obsesionada contigo y el mundo es testigo de mi frenesí-‐canté con mi voz de ratón que no se aguantó las ganas de participar” (Mastretta 167). El temor que Ascencio pretende implantar en Catalina a su solicitud de esta canción se modifica ya que el temor de Catalina es el estar enamorada de Carlos Vives, miedo que origina al reconocer que nunca podrá ser libre y siempre requerirá de máscaras para expresar su amor por él. Esta escena de los boleros es una lucha entre el silencio y la voz , Catalina al interpretar varios boleros como La noche de anoche, Cenizas y Arráncame la vida parece haber encontrado la fuente de liberación. A través del bolero La noche de anoche, Catalina le confiesa a su general lo sucedido la noche anterior. No obstante, la figura masculina no desea que Catalina adquiera voz, visto que le otorgaría poder al construir su propia realidad con palabras y por ende intenta silenciarla: “Catalina deja de estar chingando-‐ decía Andrés-‐ el borracho soy yo” (168). Aunque pareciera que Catalina ha logrado su liberación a través de la música, el general Ascencio percibe la voz de Catalina carente de significado, lo cual se manifiesta en la estrofa que Catalina pareciera dirigirle: “Y si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste, sólo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor” (169). Andrés Ascencio desvalúa el contenido de sus palabras, anulando asimismo su intención de enunciar al indicar: “Mamadas” (169). Posteriormente a esta declaración se queda dormido y es cuando Catalina solicita el bolero; Arráncame la vida.
183
En esta lucha de mensajes indirectos y ocultos, el general Ascencio es el único que no concibe otorgarle poder ni importancia a la letra de las canciones para mantener control sobre Catalina.72 Ahora bien, capítulos posteriores a esta escena, el general Ascencio utiliza la música para revelar su crimen en contra de Carlos Vives. Cabe mencionar que contrario a Catalina, Andrés no necesita de máscaras para comunicar, él adopta este medio de comunicación primeramente porque el bolero sirve como anécdota narrativa y seguidamente para reafirmar su superioridad visto que todo lo pronunciado por el discurso patriarcal tiene significado admitiéndole jugar con las emociones de Catalina. Andrés recita una estrofa del bolero Jinete, la cual anuncia la muerte del amante de Catalina: “por la lejana montaña va cabalgando un jinete, vaga solito en el mundo y va buscando la muerte” (209).73 Subsiguientemente, el general Ascencio insiste en que Catalina cante Contigo en la distancia para así confirmar la muerte de Carlos Vives: “Canta, Catalina-‐ me dijo-‐. No estés ahí arrinconada contra la lumbre porque te va a hacer daño. Canta Contigo en la distancia” (209). A pesar de que Mastretta no otorga la letra de la canción, el mismo título anuncia la muerte y la separación entre Catalina y el músico. Catalina no desea recitar la letra de esta
72 El bolero popular Arráncame la vida de Agustín Lara, título mismo que se le otorga a la novela,
canción que aparece hasta el capítulo XVI para sugerir que los sentimientos de Catalina están resumidos en la letra de esta canción: “Arráncame la vida con el último beso de amor, Arráncala, toma mi corazón.” Interesantemente, en la versión al inglés de esta novela el título se modifica y toma el nombre de Bolero. A la modificación del título se desconoce cuál de los tantos boleros presentes en la novela hace alusión al momento crucial en el que Catalina reconoce su amor por Carlos Vives. 73El bolero Jinete es solicitado por Andrés en el momento que se desconoce el paradero de Carlos Vives. Lo único que se sabe es que fue secuestrado y Catalina va en busca de él en la casa de los noventa, la cual es un lugar clandestino utilizado por políticos en particular por Andrés para asesinar y desaparecer enemigos políticos.
184
canción dado que al pronunciar y personalizar su contenido la muerte de Carlos Vives se hace realidad.
Por un lado, los boleros son utilizados por el personaje femenino para
expresar sus emociones y construir su propia realidad, por otro lado, la mentira forma parte de estas máscaras que hace de su vida un performance o un acto teatral. Catalina se ha convertido en lo que Octavio Paz denomina simulador al pretender ser lo que no es: su actividad reclama una constante improvisación, un ir hacia adelante siempre, entre arenas movedizas. A cada minuto hay que rehacer, recrear, modificar el personaje que fingimos, hasta que llegue un momento en que realidad y apariencia, mentira y verdad, se confunden (44). En la novela, se hace mención de esta teatralidad o public performance que rige la vida de Catalina al enmascararse con la mentira. En opinión del literato mexicano la mentira se instala en el ser hasta convertirse en una parte fundamental de la personalidad ( Paz 46). Es así que la mentira se ha instalado en Catalina por ser una máscara de defensa y protección que le admite seguir el marco de valores de género establecidos por la figura masculina. Catalina aprende a utilizar esta máscara como defensa dado que el mismo personaje masculino se lo exige: “Yo no tengo por qué disimular , yo soy un señor, tú eres una mujer, y las mujeres, cuando andan de cabras locas queriéndose coger a todo el que les pone a temblar el ombligo, se llaman putas” (Mastretta 92). El personaje femenino es confrontado con el concepto de identidad de género, el cual prohíbe el apropiamiento sexual de la mujer. A través de la degradación social el hombre reafirma la identidad género cuyo propósito es 185
que la mujer actué conforme lo que está socialmente prescrito para así conservar su privilegiado estatus social. Es así que Andrés exhorta que Catalina aprenda a disimular, lo cual se consigue a través de la mentira para ocultar lo que pretende ser una exhibición obscena y por tanto, evitar ser sancionada: “Qué obvia eres, Catalina, dan ganas de pegarte” (91). La noción de género como performance, propuesta por Judith Butler, ha sido discutida en previous capítulos. La identidad de género es una construcción social constituida por actos, gestos y deseos que otorga agencia al individuo, no obstante esta agencia está socialmente dictada. Por tanto, Catalina requiere de máscaras para ocultar su comportamiento desviado y sobre todo para reafirmar la existencia de una identidad de género. Además, la idea de performance o teatralidad es mencionada en varias ocasiones en la novela. Una de estas menciones ocurre en el momento que Catalina aconseja a su amiga Bibi cómo actuar para poder liberarse de su marido al comenzar otra relación amorosa, ante este consejo Bibi responde: “Crees que soy tú. Yo no sé hacer teatro” (232). La enunciación de la amiga de Catalina remarca el acto teatral que existe en su vida al utilizar la mentira como un disfraz que le permite respaldar la imagen del simulador de Paz discutida previamente. Otra mención de esta teatralidad proviene de Marilú, integrante del círculo social de Catalina y Andrés; “Qué mérito el tuyo con un político, hay que estar siempre disimulando, y es tan difícil no ser franco[...]” (70) (Énfasis mío). En esta declaración se reafirma la imagen de Catalina de Ascencio como personaje ficticio que practica el ejercicio de la disimulación a través de la mentira con el propósito no solamente de protegerse a sí misma, sino también de preservar la imagen pública de su marido. 186
Por tanto, este performance ocurre también por la necesidad de Catalina de conformar las convenciones culturales que la obligan a tener comportamientos apropiados para su recién adquirida identidad de viuda. A la muerte del general Ascencio, Catalina desea llevar puesto un vestido rojo a su entierro, el cual le permitirá según ella: “[aguantar] mucho más fácil todo el teatro que me falta” (266). Nuevamente, la referencia a esta representación teatral hace de Catalina un personaje dentro de su vida. La máscara de Catalina Guzmán de Ascencio ha sido integrada por la misma Catalina, al no poder escapar su papel de viuda teniendo que utilizar un vestido negro para respaldar su identidad de viuda y más importante para ocultar sus verdaderos sentimientos en cuanto a la muerte de su marido. Hay que destacar que su elección por llevar un vestido negro confirma su imagen de simulador al ejercer esta actividad, la cual: “es parecida a la de los actores y puede expresarse en tantas formas como personajes fingimos” (Paz 46). Otro tanto puede decirse con respecto a este performance que ocurre durante el entierro del general Ascencio, Catalina utiliza su disfraz de viuda para liberarse de sentimientos reprimidos a la muerte de Carlos Vives. En el entierro de Vives, Catalina no pudo expresar sus verdaderos sentimientos para no revelar su infidelidad, no obstante, el entierro de Ascencio le brinda la oportunidad de liberarse ya que nadie descubrirá que su llanto no es por su marido sino por su amante: “Pensé en Carlos, en que fui a su entierro con las lágrimas guardadas a la fuerza. A él podía recordarlo: exactas su sonrisa y sus manos arrancadas de golpe. Entonces, como era correcto en una viuda, lloré más que mis hijos” (270). Catalina a través del recuerdo de Vives logra interpretar su papel de viuda al ser sus acciones 187
descifradas como auténticas por su público, es decir, por los demás al poder transmitir su mensaje, el cual es su dolor ante la ausencia de su amado. Esta escena parecería ser el acto final de su representación como Catalina Guzmán de Ascencio, sin embargo, ella necesita vivir bajo la máscara de la viudez que le admitirá libertad pero a su vez limitaciones dado que continuará necesitando de máscaras para ocultar sus verdaderas emociones. A pesar de que Catalina es feliz al pensarse libre, otro sentimiento se apodera de ella: “Me sentí libre. Tuve miedo” (270) (Énfasis mío). Este temor en Catalina, al concluir la narración, ocurre a que primeramente disfruta de una libertad jamás obtenida que le brinda la posibilidad de sentir. Es preciso destacar que Catalina logrará tener la libertad que ella presume tener al pensar que podrá “mandarse,” como lo anuncia, si adquiere una identidad propia a través de la singularidad, aunque el poder patriarcal continúe reprimiéndola al esperar comportamientos socialmente adecuados para una viuda. Catalina en declaraciones anteriores advierte la importancia de seguir las normas sociales que le exigen a una esposa: “Yo no me acuerdo qué hice aparte de llorar en público como nunca debió hacerlo la esposa del gobernador” (125). Lo cual, la obliga nuevamente a vivir bajo la máscara de la mentira pero en esta ocasión tendrá que portar el disfraz de la viudez.
Para concluir, el uso de la cultura popular en la novela posibilita un
acercamiento con su lector hasta convertirlo en cómplice del personaje femenino. Esta complicidad incrementa con el uso de la letras de las canciones, los boleros, los cuales son un juego de mensajes ocultos cuyo propósito no solamente es revelar los deseos más íntimos de Catalina, sino también apelar a las emociones de su lector, en 188
particular un espectador femenino por la incorporación del melodrama. Este género literario admite que Catalina y el lector mismo descubran a través de la ironía una posible resolución a esta melancolía que abate a la protagonista, la cual reside en la falacia del final feliz propuesto por el patriarcado. La melancolía que presenta el personaje femenino es el resultado de la carencia de un centro propio e independiente, su identidad se presenta como una pérdida que se traduce en forma de interrogación y reflexión. La búsqueda de individualidad femenina y su obsesión por sentir convierten a Catalina en una simuladora al portar máscaras que admiten su sobrevivencia. Arráncame la vida, así como Nadie me verá llorar y Oficio de tinieblas pueden ser interpretadas como novelas de sobrevivencia, los personajes femeninos necesitan de la incorporación de máscaras como la música, la locura y la internalización para sobrevivir el dictamen masculino. Esta sobrevivencia de condiciones adversas, en particular en Arráncame la vida hacen de Catalina un personaje disfrazado en la mentira.
189
Conclusión México, único en su historia y en su construcción literaria y cultural femenina. La mujer mexicana ha reñido para modificar el discurso oficial, el cual ha creado mitos que pretenden reafirmar su “inferioridad” biológica, social y política. Mediante figuras mitológicas como la Malinche se justifica la desigualdad de género y el racismo en México. A través de la imagen inmaculada de la virgen de Guadalupe se promueve el enajenamiento corporal de la mujer mexicana. Sin embargo, la disputa por el reconocimiento de la mujer en México ha sido una lucha persistente que comienza desde el siglo XVII con Sor Juana Inés de la Cruz y se expande hasta recientes siglos con escritoras como Rosario Castellanos, Ángeles Mastretta y Cristina Rivera Garza, quienes a través de la construcción de sus personajes femeninos exhiben el conflicto de identidad que impera en la literatura femenina mexicana. Esta pérdida o conflicto identitario es producto de la falta de reconocimiento político y social que hace que los personajes femeninos sean seres castrados dentro de la narrativa, al estar sujetos al dominio masculino. No obstante, estas escritoras ofrecen narrativas que desafían la visión falocéntrica que rige el canon literario mexicano, y que causa que la mujer ocupe un espacio marginal dentro de la sociedad. A través del estudio crítico de Nadie me verá llorar, Oficio de tinieblas, y Arráncame la vida se ha identificado la melancolía como característica principal de la representacion literaria femenina. El punto de partida de este estudio ha sido el concepto de la melancolía que identifica la pérdida y el conflicto de identidad que prevalece en las figuras femeninas. En “Duelo y melancolía,” Freud trata la 190
incorporación del sujeto perdido, el cual es desconocido y se instala en el individuo. Asimismo, se ha utilizado a Kristeva, en particular su teoría de lo abyecto para identificar la condición de la mujer en la sociedad. A criterio de Kristeva, la mujer está relegada a la función reproductora, la cual ha sido motivante de exclusión por ocupar un espacio de alteridad que provoca que quede fuera del contrato socio-‐ simbólico y por tanto del lenguaje como vínculo social fundamental. Los personajes femeninos de Nadie me verá llorar, Oficio de tinieblas y Arráncame la vida comparten un conflicto semejante de identidad, lo cual parece ser el resultado del establecimiento de moldes que causa que ocupen un espacio secundario en la sociedad. Estas novelas, igualmente, han identificado el género, la clase social y la raza como factores que se intersecan, en particular con el personaje de Catalina, en Oficios de tinieblas, quien es el exponente de estas tres vertientes que marginalizan por ser ella mujer indígena de clase baja. Esta melancolía que representa la literatura femenina mexicana contemporánea ha producido un estado de ansiedad y preocupación no solamente en Cristina Rivera Garza, Rosario Castellanos y Ángeles Matretta, sino también en otras escritoras mexicanas, como por ejemplo Aline Pettersson,74 quien a través de su escritura ha tratado de identificar la causa de esta pérdida que provoca un vacío en la mujer. Sombra ella misma (1977), es una novela que ilustra el sentido de pérdida de la protagonista ante su falta de identidad, la cual se remarca a través del 74 La narradora y poeta Aline Pettersson nació en la ciudad de México y ha colaborado en diversos
periódicos y revistas como “El Gallo Ilustrado”, “el Universal”, “Novedades” entre otros. Desafortunadamente las obras literarias de Aline Pettersson han recibido poca atención de los críticos. En la actualidad solamente existe una entrevista de la escritora mexicana aunque ha escrito varias novelas como Círculos y los colores ocultos, las cuales comparten la misma temática de Sombra ella misma.
191
tono nostálgico de la narrativa. La novela cuenta la historia de Adelina, una mujer soltera de edad mediana, quien comparte un deseo similar al de Catalina en Arráncame la vida, al querer que “algo” le suceda. Su vida es monótona, su padre impuso en ella la soledad al prohibirle noviazgos. Esta novela no relata un momento específico en la historia de México, lo cual es significativo dado que Pettersson refleja la inconformidad que prevalece en la mujer a través de la historia, como bien apunta Marina Saravia: “los personajes de Aline no están satisfechos... No les basta ser esposas, psicólogas, madres, parejas de alguien... son algo más que andan buscando y los perturba. La suyas son las dudas de la existencia...” (5). Esta inconformidad en mi estudio ha sido interpretada como una manifestación del sentido de pérdida que impera en las protagonistas, como mencioné anteriormente, lo cual es característico de la representación literaria femenina mexicana. Este mismo descontento está presente en los personajes estudiados, en específico la idea del vacío, es decir, todas las figuras femeninas muestran un descontento consigo mismas que provoca este vacío en ellas. Al comienzo de mi estudio utilicé una cita de Rosario Castellanos en la que indica el vacío que le aflige observarse frente al espejo ya que verse en él, es verse en el Otro, es verse en falta. Interesantemente, esta imagen del espejo y el vacío es constantemente reproducida en Sombra ella misma para describir la incertidumbre que representa la imagen de la protagonista frente al espejo; “Peinó su pelo hacia atrás en un moño, se miró al espejo, donde sus propios ojos cafés la interrogaron” (14). Esta misma interrogación predomina en Nadie me verá llorar, Oficio de tinieblas y Arráncame la vida, interrogativo cuyo propósito es definir el Yo femenino para llegar a un reconocimiento y eliminar el 192
sentido de pérdida. Esta idea del vacío como característica de la mujer es utilizado con el personaje de Catalina en Oficio de tinieblas, quien a causa de su esterilidad tiene su vientre vacío, lo cual representa el lugar que ocupa ella en la sociedad. Otro aspecto importante de la novela de Pettersson que se relaciona con las novelas estudiadas y en particular con el establecimiento del Yo melancólico es la incapacidad de la protagonista de producir un discurso eficiente. La historia de Adelina es relatada a través de la voz narrativa, la cual intenta descubrir los pensamientos de la protagonista, no obstante su deseo por adquirir el lenguaje se exhibe a través de la novela, como lo muestra el narrador: “Quiso gritar, la arena le llenó la boca. Sólo el rugido del viento, el ruido del mar” (35). La dificultad de trasmitir su mensaje constituye una afasia que es compartida entre los personajes femeninos de las novelas analizadas. El discurso de las figuras femeninas no contiene ningún significado, lo cual es representado en la literatura como una imposibilidad física, es decir, estas mujeres no pueden producir los sonidos vocales articulados que forman palabras para expresar sus propias ideas. Esta misma imposibilidad física la manifiesta Catalina, quien como Adelina intenta romper con su silencio después de ser despojada de sus ídolos: “Quería, sin duda, hablar; pero su garganta no daba paso más que a sonidos incoherentes, a sollozos abortados” (Castellanos 230). En Powers of Horror, Kristeva desarrolla el concepto de “semanálisis,” vinculando la semiótica y el psicoanálisis, para demostrar que el sujeto hablante está conformado por una compleja matriz de fuerzas presentes y desarrolladas por los sistemas de significación dentro de una cultura. Según Kristeva, para que exista un sujeto hablante es necesario el proceso de la separación 193
que constituye el dar significado. Esta operación lógica de separación que pre-‐ condiciona la formación de la lengua es el destino común de los dos sexos. No obstante, este proceso es inalcanzable para la mujer dada su asociación con el cuerpo materno que hace que niegue esta separación. Para Kristeva, lo femenino se representa en ciclos, gestación, ritmo biológico, y a su vez lo femenino/materno ha generado culto, como ocurre con la virgen María o, dentro del contexto mexicano, la virgen de Guadalupe. Retomando el tema del lenguaje, Adelina logra adquirir el lenguaje a través de la locura, lo cual inicia al aceptar su incapacidad de convertirse en madre. El último capítulo es una reflexión del personaje femenino sobre su vida y su soledad, se utiliza la letra cursiva para distinguir entre la voz narrativa y la de la protagonista. La modificación del estilo de la escritura, a mi parecer, no solamente distingue el discurso de la protagonista, sino que también intenta crear un espacio de intimidad con su lector al sugerir estar penetrando los pensamientos más íntimos de Adelina, los cuales han sido reprimidos por ella. Se podría argumentar que los discursos de las figuras femeninas analizadas son discursos histéricos, es decir, estas mujeres no representan la norma social. Hay que destacar que en la historia la histeria/locura ha sido una característica de la melancolía, como se ha observando en capítulos anteriores con los personajes de Matilda, en Nadie me verá llorar, y Catalina en Oficio de tinieblas. Los distintos estudios realizados por Freud respecto a la histeria en la historia se ha asumido como una particularidad femenina. Las mujeres “histéricas” que examina Freud, las cuales representan la idea de un cuerpo enfermo, comparten características similares, como por ejemplo una inconformidad 194
consigo mismas, deseos sexuales reprimidos y un desafío hacia los roles tradicionales.75 En Nadie me verá llorar, la locura de Matilda parece sugerir ser parte de este discurso “histérico,” el cual es una resistencia hacia el discurso eugenésico del período que imponía ciertos comportamientos que pretendían conservar la higiene mental y física para así crear mujeres decentes. Hay que tener en cuenta que la locura a su vez forma parte de su marginalización. Algo semejante ocurre con las protagonistas de Oficio de tinieblas, quienes comparten esta misma idea de un cuerpo enfermo, Isabel, aunque es madre se le cuestiona su capacidad al no conformar la noción de la “buena madre” a su falta de lactancia materna como también a su imposibilidad de concebir por segunda vez. En el caso de Julia, representa la idea de un cuerpo enfermo por ser un cuerpo lascivo constituido por el deseo y la ambición, así como Catalina, quien es el máximo exponente de este cuerpo incompleto al estar su vientre “cerrado con una nuez” y por poseer una imagen monstruosa a causa de sus poderes sobrenaturales que concluye en su locura y anonimato. Incluso Catalina en Arráncame la vida, pese a que es madre y esposa, rechaza ambos roles tradicionales al abandonar su función materna y al mantener relaciones extramaritales. Catalina representa este discurso histérico visto que como los demás personajes femeninos manifiestan lo que Foucault ha identificado, en Vigilar y castigar, como individuos peligrosos, es decir, su potencialidad
75 “Mujeres histéricas psicoanalizadas por Freud” de Rosa Sos Peña es un resumen breve de distintos
casos de histeria diagnosticados por Freud. Comienza con la paciente Emmy, quien experimenta fuertes pulsiones sexuales, las cuales son reprimidas. La paciente Isabel R. sufre de enfermedades nerviosas al reprimir sus deseos sexuales hacia su cuñado, la paciente Emma, después de la muerte de su padre se dedicó al cuidado de su madre y por último, el caso de histeria más reconocido de Freud es el de la paciente Dora, quien su padecimiento parece sugerir ser producto de su inconformidad hacia los roles tradicionales.
195
constituye un riesgo para el poder patriarcal visto que les brinda la posibilidad de liberarse de sus roles asignados para así obtener su singularidad. Partiendo de un contexto histórico mexicano, estos roles se deben a que la edificación de la mujer en la literatura y la cultura han sido conceptualizados a través de la Malinche y la virgen de Guadalupe, como se ha venido mencionando. Estas figuras mitológicas no permiten el establecimiento de una identidad propia a la creación de mitos que pretenden establecer el origen de la mujer para negarle autoridad sobre su cuerpo. Ambas figuras míticas son referentes de una identidad colectiva a través de su anatomía, en el caso de la Malinche representa la degradación de la mujer mexicana ya que según Paz, en su sexo reside su inferioridad. Por otro lado, la virgen de Guadalupe representa la maternidad, la cual ha servido como instrumento de purificación de los pecados de la primera Eva mexicana, y es así que la mujer solamente es valorizada a través de su función reproductiva. Estos papeles castrantes obligan a la mujer a posiciones de subordinación por ser el poder fálico el que impone su poder político, biológico, económico y lingüístico. La verdad es que aunque las figuras femeninas logran encontrar cierta libertad a través del uso de las máscaras, las cuales están representadas en la narrativa por documentos oficiales, el monólogo interior, la música y la mentira, esta libertad forma parte también de su marginalización. Mi estudio ofrece distintas alternativas de liberación para los personajes femeninos al proponer una identidad andrógina y a través de la desmitificación de la maternidad y la erradicación del final feliz. Sin embargo, otro tanto se puede decir 196
con respecto al vínculo que hay entre el Yo melancólico y la idea del fallecimiento de los personajes femeninos en la narrativa, esta muerte no solamente es textual, sino también emocional. En Nadie me verá llorar, Matilda muere de un derrame cerebral al concluir la novela, lo cual es interesante dado que a través de la narrativa la mirada masculina se obsesiona en conocer su mente y su cuerpo. Su fallecimiento puede ser interpretado de dos maneras: como parte de su triunfo al no permitir que la mirada del hombre continúe examinando su mente. Aunque esta posibilidad es válida, desde el comienzo de mi estudio sugerí que la novela es representante del cuerpo de Matilda ante su declaración: “Déjenme descansar en paz” (Rivera 249). Lo cual elimina su victoria dado que a través del acto de la lectura el lector examina su cuerpo y su mente. Por tanto, se puede asumir que su muerte revalida su derrota ante el poder fálico ya que en el momento que asume su individualidad es también cuando encuentra su muerte. Algo semejante ocurre con Oficio de tinieblas aunque no existe alusión al fallecimiento del personaje de Isabel, esta figura femenina después de tres capítulos no es mencionada nuevamente, lo cual impone esta muerte textual. En el caso de Julia se desconoce igualmente su final, sin embargo, hay referencia a una posible muerte a manos de su marido y de esta manera deja de ser citada en la novela. El personaje de Catalina es un caso distinto visto que es evidente su muerte textual; lo cual ocurre a su anonimato, toda posibilidad de trascender se elimina al convertirse en un mito sin nombre y sin rostro. En Arráncame la vida, a pesar de que Catalina parece ser el único personaje que no enfrenta este trágico desenlace, su pesimismo al concluir la narrativa parece sugerir su muerte emocional al no poder asumirse como sujeto ante su recién adquirida 197
libertad. El fallecimiento de su amante, Carlos Vives, destruyó la ilusión de lograr su felicidad, lo cual provoca esta muerte. Las novelas analizadas hacen alusión a distintas formas de morir en la mujer ya sea físicamente o de individualidad, como por ejemplo Castellanos, quien trata de este fallecimiento con respecto a la maternidad, el cual es interpretado como una extinción de la singularidad femenina. Asimismo, en Sombra ella misma, Adelina, quien al internalizar las emociones morales impuestas por su padre, las cuales impiden su desarrollo, la llevan a su destrucción física y emocional. Adelina al final de la narrativa adopta una identidad de loca al aceptar que jamás podrá ser madre dado que Felipe, el hombre con el que tuvo su primer y único encuentro sexual, la engañó. Su reconocimiento parece sugerir su propia muerte al finalizar la narrativa. La muerte de Adelina y de los diversos personajes femeninos estudiados, es una metáfora que incluye la maternidad, la falta de ésta y la desaparición textual de las figuras femeninas. Esta metáfora del fallecimiento en los personajes femeninos es simbólico de su castración política; por la falta de reconocimiento político y social que hace imposible la sobrevivencia y sobre todo la trascendencia de la mujer en la sociedad y en la historia, lo cual es evidente a la falta de heroínas en la historia de México. Melancolía: conflicto de identidad femenina en la literatura mexicana contemporánea ha ofrecido un estudio crítico y detallado de la melancolía como característica de la representación femenina mexicana. Partiendo de teorías psicoanalíticas y estudios que representan la trayectoria de una filosofía mexicana se ha intentado llegar a un entendimiento de la pérdida de identidad que predomina en la representación de los personajes femeninos, la cual parece ser el resultado de 198
su posición subalterna en la sociedad y se traduce en melancolía. A través de las novelas de Cristina Rivera Garza, Rosario Castellanos y Ángeles Mastretta se pretende cuestionar y rechazar identidades que han sido impuestas en la mujer para transformar las estructuras sociales y culturales que han provocado que la mujer sea excluida, oprimida y explotada. Según Foucault, lo cual resume mi estudio con respecto a la condición de los personajes femeninos, la melancolía “is an impotent disorder” (Michel Foucault: Key Concepts 25). Es así que esta impotencia que representan los personajes femeninos, a su temperamento melancólico, es el resultado de la posición subalterna que ocupan en la sociedad.
199
Bibliografía
Acharya Kumar, Arun & Stevanato Salas, Adriana. “Violencia y tráfico de mujeres en México: una perspectiva de género.” Revista Estudios Feministas, ALAP (2005) 508-‐524. Althusser, Louis. On the Reproduction of Capitalism: Ideology and Ideological State Apparatuses. London: Verso, 2014. Print. Anderson, Danny J. “Displacement: Strategies of Transformation in ‘Arráncame la vida’ by Ángeles Mastretta. The Journal of the Midwest Modern Language Association, 21: 1 (1988) pp. 15-‐273. Anthology of Literary Theory and Criticism. Eds. Robyn R. Warhol and Diane Price Herndl. New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 1991.Print Anzaldúa, Gloria. Borderlands: The New Mestiza: La frontera. 3rd ed. San Francisco: Aunt lute Books, 2007. Print. Ávila, Elena Alba. “Maternidad elegida: Recuerdos, ficciones y olvidos del movimientos feminista.” Cartografías del femeninos mexicano, 1970-‐2000. Ed. Nora Nínive, et la. México, D.F.: Universidad Autónoma de la ciudad de México, 2007. Print. Bailey, Kay. “El uso de silencios en ‘Arráncame la vida’ por Ángeles Mastretta” Confluencia 7:1 (1991) pp. 135-‐142. Bartra, Roger. Cultura y melancolía: las enfermedades del alma de la España del Siglo de Oro. Barcelona: Editorial Anagrama, 2001. Print. -‐-‐-‐. La jaula de la melancolía: identidad y metamorfosis del mexicano.
200
México: Grijalbo, 1987. Print. -‐-‐-‐. El duelo de los ángeles: locura sublime, tedio y melancolía. Mexico: Fondo de cultura económica, 2006. Print. Berverley, John. Testimonio: On the Politics of Truth. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2004. Print. Belausteguigoitia, Marisa. “Rajadas y alzadas: de Malinches a comandantes.” Miradas feministas sobra las mexicanas del siglo XX. Ed. Marta Lamas. México, D.F.: Fondo de cultura económica, 2007. Print. Bosteels, Bruno. “Between Freud and a Naked Woman: Notes on Sabina Berman’s dora.” Estudios interdisciplinarios de América Latina. Bourdieu, Pierre. Language and Symbolic Power. Ed. John B. Thompson. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1991. Print. Bowers, Susan R. “Medusa and the Female Gaze.” NWSA Journal 2:2 (1990) pp.217-‐ 235. Bradu, Fabianne. “¿Los nuevos realistas? Vuelta 11:129 (1987) pp. 60-‐63. Braunstein A Néstor. “México en psicoanálisis...” Debate feminista 24:52-‐65. 1990. Print. Braulio, Peralta. “Mi novela es una historia, no un ensayo feminista: Ángeles Mastretta.” La Jornada. (1985) p. 25. Butler, Judith. Bodies that Matter: On the Discursive Limits of “Sex.” New York, NY: Routledge, 1993. Print. -‐-‐-‐.Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York: Routledge, 1990. Print 201
Cartografías del feminismo mexicano, 1970-‐200. Eds. Nora Nínive García, Márgara Millán, and Cynthia Pech. DF: UACM, 2007. Print. Castellanos, Rosario. Oficio de tinieblas. México: J. Mortiz, 1962. Print. -‐-‐-‐.Balún-‐ Canán. México: Fondo de cultura económica, 1957. Print. -‐-‐-‐. Mujer que sabe latín...México: Secretaria de educación pública, Castilla M. “La ausencia del amamantamiento en la construcción de la buena maternidad.” La Ventana: 22 (2005) 189-‐220. Castillo, Debra A. Easy Women: Sex and Gender in Modern Mexican Fiction. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1998. Print. -‐-‐-‐. Talking Back: Toward a Latin American Feminist Literary Criticism. Ithaca: Cornell University Press, 1992. Print. Castillo Hernández, Aída. “El derecho positivo y la costumbre jurídica: las mujeres indígenas de Chiapas y sus luchas por el acceso a la justicia.” Programa Interdisciplinario de estudios de la mujer. 2003. Calderón Narvaez, Guillermo. Las enfermedades mentales en México: Desde los mexicas hasta el final del milenio. Trillas: México, D.F., 2002. Print. Camiro Gutiérrez Zamora, Ángel. La imagen histórica de la virgen de Guadalupe. 1 ed. México: Editorial Diana, 1990. Print. Carlsen, Lila McDowell. “Te conozco de cuando eras árbol’: Gender, Utopianism, and the Border in Cristina Rivera Garza’s La Cresta de Ilión” Symposium: A Quarterly Journal in Modern Literature 64:4, (2010): 229-‐42. Cheng, Anne Anlin. Melancholy of Race. Oxford University Press, 2001. Print. Chesler, Phyllis. Women and Madness. New York: Palgrave Macmillan, 2005. Print.
202
Chodorow, Nancy. The Reproduction of Mothering: Psychoanalysis and the Sociology of Gender. Berkeley: University of California Press, 1978. Print. Cixous, Helene. “The Laugh of the Medussa” (1975) Feminisms: An Anthology of Literary Theory and Criticism. Eds. Robyn R. Warhol and Diane Prince Herndl. New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 1991. Print. Coole, Diana. Negativity and Politics: Dionysus and dialects from Kant to poststructuralist. Routledge: London, 2000. Print. Colaizzi, Giulia. “Feminismo y teoría del discurso: razones para un debate.”Debate feminista (1992):105-‐119.1973. Print Colina Trujillo, Maria Sol. “Nation and Narration: Feminine Identity Reconstruction in Angeles Mastretta, Laura Esquivel and Carmen Boullosa.” U of Missouri, Columbia, 0101. MLA International Bibliography. Coria-‐Sánchez, Carlos Mateo. “Contextualización del feminismo en México en la narrativa de Ángeles Mastretta” University of Georgia ProQuest, UMI Crenshaw, Kimberle. “Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color” Stanford law review (1991): 43:6. Cristina Rivera Garza: Ningún crítico cuenta esto... Ed. Oswaldo Estrada. 1.ed. ed. Chapel Hill, N.C.:UC-‐Mexicanistas, 2010. Print. Culler, Jonathan D. Structuralist Poetics: Structuralism, Linguistics, and the Study of Literature. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1975. Print. Dissertations Publishing (1999). De la Luz Casas Pérez, María. “Cultural Identity: Between Reality and Fiction” Television & New Media 6:4 (2005) pp. 407-‐414
203
Durán, Javier. “Mujer y Nación: La (De)construcción de imaginarios nacionales en la novelística contemporánea de mujeres en México” Feminaria Literaria 8.14 (1998): 50-‐4 MLA International Bibliography. El arte de la ironía: Carlos Monsiváis ante la critica. Eds. Mabel Moraña and Ignacio M. Sánchez Prado. México: D.F.: Ediciones Era, 2007. Print. El patrimonio nacional de México. Ed. Enrique Florescano. México: Fondo de cultura económica, 1997. Print. Fausto-‐Sterling, Anne. Sexing the Body: Gender Politics and Construction of Sexuality. New York: Basic Books, 2000. Print. Finnegan, Nuala. Monstrous Projections of Femininity in the Fiction of Mexican Writer Rosario Castellanos. Lewiston: Edwin Mellen Press, 2000. Print. -‐-‐-‐. “Reproducing the Monstrous Nation: A Note on Pregnancy and Motherhood in the Fiction of Rosario Castellanos, Brianda Domecq, and Ángeles Mastretta”. Modern Language Review, 96:4, (2001) 1006-‐1015 Fiscal, María Rosa. La imagen de la mujer en la narrativa de Rosario Castellanos. México. Universidad Nacional Autónoma de México, 1980. Print. Freud, Sigmund. A General Selection from the Works of Sigmund Freud. New York: Liveright Pub. Corp., 1957(1899-‐1939). Print. Felman, Soshana. “Women and Madness: The Critical Phallacy”Feminisms: An Anthology of Literary Theory and Criticism. Eds. Robyn R. Warhol and Diane Price Herndl. New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 1991.Print Franco, Jean. Critical Passions: Selected Essays. Eds. Mary Louise Pratt and Kathleen E. Newman. Durham, N.C.: Duke University Press, 1999. Print. 204
-‐-‐-‐. “La Malinche:del don al contrato sexual.”Debate feminista. -‐-‐-‐.Plotting Women: Gender and Representation in Mexico. New York: Columbia Press, 1989. Print. French, William. “Prostitutes and Guardian Angels. Women, Work, and the family in Porfirian Mexico.” Hispanic American Historical Review 72:4, 1992:529-‐553 Freud, Sigmund. A General Selection from the Works of Sigmund Freud. New York: Liveright Pub. Corp., 1957(1899-‐1939). Print. Foucault, Michel. Abnormal: Lectures at the College de France 1974-‐1975. New York: Picador, 1999. Print. ... “Of Other Spaces.” Diacritics 16:1, 1986:22-‐27. ...-‐The History of Sexuality. 1st American ed. New York: Pantheon Books, 1978. Print. ...-‐ Key Concepts. Ed. Dianna Taylor. Durham. England: Acumen, 2011. Print. ...-‐Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión. Buenos Aires: Siglo veintiuno, 1976. Print. Fuentes, Carlos. “Carlos Fuentes/Cristina Rivera Garza: una revelación.” Reforma 24 (2002). ProQuest Research Library. Gallo, Rubén. Freud’s Mexico: Into the Wilds of Psychoanalysis. Cambridge, Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology Press, 2010.Print. la ciudad de México, 2004. Print. Gallop, Janes. Feminism and Psychoanalysis: The Daughter Seduction. China: Macmillan, 1982. Print.
205
Gamboa, Federico. Santa. Ed. 12. ed. México: E. Gómez de la Puente, 1927. Print. García Aguilar, María del Carmen. Temas y diferencias: escritoras contemporáneas mexicanas. Puebla: FFYL-‐BUAP, 1999. Print. Gargallo, Francesca. Ideas feministas latinoamericanas. México, D.F.:Universidad de la ciudad de México, 2004. Print Gilbert and Gubar’s The Madwoman in the Attic After Thirty Years. Ed. Annette R. Federico. University of Missouri Press, 2009. Print. Gilbert, Sandra M. The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth-‐Century Literary Imagination (1985) Ed. Susan Gubar. New Haven: Yale University Press, 1991. Print. Gil Iriarte, María Luisa. Testamento de Hécuba: mujeres e indígenas en la obra de Rosario Castellanos. Sevilla: Universidad de Sevilla, 1999. Print. Giménez, Gilberto. “La cultura popular: problemática y líneas de investigación” (2004). Grosz, Elizabeth A. Space, Time and Perversion. Routledge: New York, 2005. Print -‐-‐-‐. Volatile Bodies: Toward a Corporeal Feminism. Bloomington: Indiana University Press, 1994. Print. Hind, Emily. “De Rosario Castellanos al hombre ilustre, o, entre dicho y hecho hay un problemático pecho” Letras femeninas. 2005: 27-‐46. -‐-‐-‐. Femmenism and the Mexican Woman Intellectual from Sor Juana to Poniatowska: Boob lit. New York: Palgrave Macmillan, 2010. Print. -‐-‐-‐. “Hablando histéricamente: La ciencia de la locura en Feliz Nuevo Siglo Doktor Freud de Sabina Berman y Nadie me verá llorar de Cristina Rivera Garza.
206
University of Wyoming. Imitations of Life: A Reader on Film & Television Melodrama. Ed. Marcy Landy, Detroit: Wayne State University Press, 1991. Print. Irigaray, Luce. “Another Cause-‐Castration.” (1974) An Anthology of Literary Theory and Criticism. Eds. Robyn R. Warhol and Diane Prince Herndl. New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 1991. Print. -‐-‐-‐. “This sex which is not one”. An Anthology of Literary Theory and Criticism. Eds. Robyn R. Warhol and Diane Prince Herndl. New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 1991. Print. Irwin, Robert McKee. Mexican Masculinities. United States of America: University of Kanost, Laura. “Pasillos sin luz: Reading the Asylum in Nadie me verá llorar by Cristina Rivera Garza.”Hispanic Review 76:3 (2008): 299-‐316 Keane, Jenny. “Fragmented Fetishes: Monstrosity and Desire in Women’s Contemporary Time-‐Based Art” 1-‐12. Kearney, Michael. “La llorona as a Social Symbol.” Western Folklore, 1969: 199-‐206. Minnesota Press, 2003. Print. Kristeva, Julia. Black Sun: Depression and Melancholia. New York: Columbia University Press, 1989. Print. -‐-‐-‐.Powers of Horror. New York: Columbia University Press, 1982. Print. Lamas, Marta. “Cuerpo: diferencia sexual y género.” Debate Feminista 10 (1999). -‐-‐-‐. Feminism: Transmissions and Retransmission. New York: Palgrave Macmillan, 2011. Print. -‐-‐-‐. Miradas feministas sobre las mexicanas del siglo XX. México, D.F.: Fondo de cultura económica, 2007. Print. 207
-‐-‐-‐.Política y reproducción. Aborto: la frontera del derecho a decidir. Barcelona: Plaza y Janés, 2001. Print. -‐-‐-‐.”La despenalización del aborto.” Nueva sociedad 220 (2009). “Las mujeres que no conocen,” El Correo de las Señoras. México (1883) p. 608 (Periódico Clarín). Llarena, Alicia. "Arráncame la vida, de Ángeles Mastretta: el universo desde la
intimidad." Revista Iberoamericana 58.159 (1992): 465-‐475. Lavery Elizabeth, Jane. “The Superescritora Ángeles Mastretta: The Strategies of a Best-‐Seller Writer in Projecting and Maintaining (Literary) Superstardom.” Journal of Iberian and Latin American Research. 16:2 (2010) pp. 117-‐131 Lindauer, Margaret A. Devouring Frida: The Art History and Popular Celebrity of Frida Kahlo. Ed. Frida Kahlo. Hanover: University Press of New England, 1999. Print. Lindstrom, Naomi. Women’s Voice in Latin American Literature. Washington, DC: Three Continents Press, 1989. Print. Lomnitz-‐Adler, Claudio. Deep Mexico: Silent Mexico. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2011. Print. -‐-‐-‐.Exists from the Labyrinth. Los Angeles: University of California Press, 1992. Print. Macías, Anna. “Antecedentes del feminismo en México en los años veinte.” FEM. 3:11 (noviembre-‐diciembre 1979): 47. Manautou Martínez, Jorge. “50 años del descubrimiento de la píldora anticonceptiva.” Este País (2002) pp. 1-‐3. 208
Mastretta, Ángeles. Arráncame la vida. Madrid: Ediciones Alfaguara, 1986. Print. -‐-‐.“La mujer es un misterio.” FEM. 18:13 (marzo 1994):31 Matabuena, Peláez, Teresa. Algunos usos y conceptos de la fotografía durante
el Porfiriato. México: Universidad Iberoamericana. 1991. Print.
Millán, Márgara. “Traducción y política del feminismo mexicano contemporáneo.” Cartografías del feminismo mexicano,1970-‐2000. Cartografía del feminismo mexicano, 1970-‐2000. Eds. Nora Nínive García, et al. México, D.F.: Universidad Autónoma de la ciudad de México, 2007. Print. Molina, Marta. “La marcha zapatista más grande de la historia del EZLN.” Diagonal Global Web. enero 13, 2013. Monsiváis, Carlos. La cultura mexicana en el siglo XX. Ed. Eugenia Huerta. México: El colegio de México, 2010. Print -‐-‐-‐. Los rituales del caos. México, D.F.: Ediciones Era, 1995. Print. Mraz, John. “¿Fotohistoria o historia gráfica? El pasado mexicano en fotografía.” Cuicuilco 14:41 (2007) 11-‐41. Mulvey, Laura. “Visual Pleasure and Narrative Cinema.” Screen 16.1 (1975) pp. 6-‐18 Navarro, Consuelo. “Sexualidad femenina y patriarcado en Oficio de tinieblas de Rosario Castellanos” Explicación de textos literarios. 2002: 29+. México, 2010. Print. Ochoa Jorge Octavio. “Muere comandanta Ramona; suspende Marcos gira.” El universal, web 6 de enero, 2006. Oliver, Kelly. Reading Kristeva: Unraveling the Double-‐ Blind. United States: Indiana University Press, 1993. Print. 209
Padawer, Ruth. (2012, augusto 8). What’s So Bad About a Boy Who Wants to Wear a Dress?. New York Times Magazine. Recobrado Septiembre 8, 2013 en http://www.nytimes.com/2012/08/12/magazine/whats-‐so-‐bad-‐about-‐a-‐ boy-‐who-‐wants-‐to-‐wear-‐a-‐dress.html?_r=2&pagewanted=all& Parámo-‐Ortega, Raúl. “Mexico. ” Cuadernos Psicoanalíticos (1995) 149-‐159. Paz, Octavio. El laberinto de la soledad. México: Fondo de cultura económica, 1959. Print. Pech, Cynthia. “La presencia del cuerpo en el discurso feminista.” Cartografías del feminismo mexicano, 1970-‐2000. Eds. Nora Nínive García, et al. México, D.F.: Universidad Autónoma de la ciudad de México, 2007. Print. Peña Sos, Rosa. “Psychoanalyses by Freud.” Dossier Feministes 14: 2010, 95-‐107. Pettersson, Aline. Sombra ella misma. Universidad Veracruzana, 1986. Print Poniatowska, Elena. Las soldaderas. México, D.F.: Conaculta, 1999. Print Radden, Jennifer. The Nature of Melancholy: From Aristotle to Kristeva. New York: Oxford University Press, 2000. Print.. Ramos-‐Lira, Luciana et al. “Violencia sexual y problemas asociados en una muestra de usuarios de un centro de salud” Salud pública Méx. 2001: 182-‐191. Richard, Nelly. Masculine/feminine: Practices of Difference(s). Durham: Duke University Press, 2004. Print. Rivera Garza, Cristina. La Castañeda: narrativas dolientes desde el manicomio general, México, 1910-‐1930. México, D.F.: Maxi Tusquets editors, 2010. Print. .... La cresta de Ilión. México, D.F.: Tusquets editories, 2002. Print. ... Nadie me verá llorar. Ed. Salta, Argentina: Editorial Biblioteca 210
de Textos Universitarios, 2002. Print. Ruffinelli, Jorge. “Ni a tontas ni a locas: La narrativa de Cristina Rivera Garza.” Nuevo texto crA-‐tico. 21:41 (2008): 33-‐41. Sacritán, Cristina. “Historiografía de la locura y la psiquiatría en México. De la hagiografía posmoderna.” Frenia Revista de historia de la psiquiatría. 5:1 (2005): 9-‐33. ... “La locura se topa con el manicomio. Una historia por contar.” Frenia Revista de historia de la psiquiatría. 16:45 (2009): 163-‐188. Salvador, Álvaro. “Novelas con boleros, boleros con novelas: una lectura de Arráncame la vida. “Anales de literatura hispanoamericana. 28 (1999). Pp. 1171-‐1190. Sánchez Prado, Ignacio M. Naciones intelectuales: Las fundaciones de la modernidad literaria mexicana, 1917-‐1959. West Lafayette, Ind: Purdue Univerisity Press, 2009. Print. Saganogo, Brahiman. “Realidad y ficción: literatura y sociedad.” Departamento de Lenguas Modernas, CUCSH-‐UdeG. 53-‐69 Schippers, Birgit. Julia Kristeva and Feminist thought. Great Britain: Edinburgh University Press, 2011. Schaefer, Claudia. Textured Lives: Women, Art, and Representation in Modern Mexico. Tucson: University of Arizona Press, 1992. Print. Schlau, Stacey. “Conformity and Resistance to Enclosure: Female Voices in Rosario Castellanos’ Oficio de tinieblas.” Latin American Literary Review, Vol. 12, No.24. pp. 45-‐57.
211
Schaefer, Claudia. Textured Lives: Women, Art, and Representation in Modern Mexico. Arizona: The University of Arizona Press, 1992.Print. -‐-‐-‐.País de ideas, país de novelas: una sociología de la literatura mexicana. México, D.F.:Grijalbo, 1987. Print Sefchovich, Sara. País de mentiras: la distancia entre el discurso y la realidad en la cultura mexicana. México, D.F.:Océano, 2008. Print Serret, Estela. “El género y lo simbólico,. La constitución imaginaria de la identidad femenina.” ED, Instituto de la Mujer Oaxaqueña (2001). Smith, J. C. The Castration of Oedipus: Feminism, Psychoanalysis, and the Will to Power. Ed. Carla Ferstman. New York: New York University Press, 1996. Print. Spitta, Silvia. Misplaced Objects: Migrating Collections and Recollections in Europe and the Americas. 1st ed. Austin: University of Texas, 2009. Print. Spivak, Gayatri. Subalternity and the Critique of Postcolonial Reason. Malden, MA: Polity, 2007. Print. Stages of Conflict: A Critical Anthology of Latin American Theater and Performance. Eds. Margaret Carson, Diana Taylor, and Sarah J. Townsend. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2008. Print. and the Americas. Ed. Austin: University of Texas Press, 2009. Print. Steele, Cynthia. Politics, Gender, and the Mexican Novel, 1968-‐1988. United States of America: University of Texas Press, Austin, 1992. Print. The Famous 41: Sexuality and Social Control in Mexico, 1901. Eds. Robert Mckee Irwin, Ed McCaughan, and Michelle Rocío Nasser. Basingstoke, Hampshire, Eng: Palgrave Macmillan, 2003. Print.
212
The Monster Imagined: Humanity’s Recreation of Monsters and Monstrosity. Eds. Laura K. Davis and Cristina Santos. Oxford: Inter-‐Disciplinary Press, 2010. Print. The Real Thing: Testimonial Discourse and Latin America. Ed. Georg M. Gugelberger. Durham: Duke University Press, 1996. Print. Urrutia, Elena. “Qué escribe la mujer en México.”FEM. 3:10(enero-‐octubre 1979): 9-‐ 12. Urías Horcarsitas, Beatriz. “Degeneracionismo e higiene mental en el México posrevolucionario (1920-‐1940). Frenia Revista de historia de la psiquiatría. 4:2 (2004) 1:31. Valdés, María Elena de. The Shattered Mirror: Representations of Women in Mexican Literature. Austin: University of Texas Press, 1998. Print. Vague, Stephanie Leigh. “A life of one’s own: Mexican fictions of female development.” The University of Iowa, ProQuest, UMI Dissertations Publishing (2003). Verea Palomar, Cristina. “Maternidad, historia y cultura.” La ventana 22, 2005: 1-‐34. Voigt, Lisa. “Espacio y lenguaje en ‘Arráncame la vida’ de Ángeles Mastretta.”INTI, Revista de literatura hispánica 45 (1997) pp. 235-‐241. Wildner, Kathrin. “La plaza mayor: ¿el centro metrópoli? Etnografía del zócalo de la ciudad de México.” México, D.F.: UAM.
213
214